歌曲作曲的一般技巧

合集下载

音乐学会谱写简单的乐曲

音乐学会谱写简单的乐曲

音乐学会谱写简单的乐曲音乐是一种美妙的艺术形式,它可以通过旋律、和声和节奏来传达情感和表达思想。

对于许多音乐爱好者来说,学会谱写简单的乐曲是一个令人激动和有趣的挑战。

本文将探讨一些学会谱写简单乐曲的基础知识和技巧,并提供一些实用的建议,帮助你开始你的音乐创作之旅。

一、了解乐曲结构和元素在开始创作之前,首先要了解乐曲的基本结构和元素。

常见的乐曲结构包括前奏、主题、副歌、过渡和尾声。

了解这些结构,并学会如何将它们巧妙地组合在一起,可以帮助你构建一个有机的乐曲。

此外,乐曲中的元素包括旋律、和声、节奏和动态。

熟悉并理解这些元素对于创作一个完整而富有表现力的乐曲至关重要。

二、寻找灵感和主题一个好的乐曲应该有一个有趣的主题或灵感。

你可以从自己的生活经历、情感或其他艺术形式中寻找灵感。

例如,你可以根据一个美丽的风景画或一段动人的诗歌来创作乐曲。

当你找到一个合适的主题后,思考如何通过旋律、和声和节奏来表达它,这将是你创作的基础。

三、构思旋律旋律是乐曲最核心的部分之一,它可以激发情感,唤起听众共鸣。

为了构思一个好的旋律,你可以尝试使用钢琴或其他乐器,演奏一些简单的音符组合,找出令人愉悦或感人的旋律线条。

记下你的创意,并不断完善和改进它直到你满意为止。

此外,你还可以尝试使用不同的节奏和音域来增加旋律的变化和表现力。

四、添加和声和节奏和声和节奏是乐曲的重要组成部分,可以为乐曲增添层次和节奏感。

在为你的旋律谱写和声时,你可以尝试使用不同的和弦进行和和声进行衬托,以增加乐曲的丰富度和和谐感。

对于节奏,你可以使用不同的节拍和鼓点模式来增强乐曲的节奏感和动感。

五、调整动态和表达动态和表达是乐曲演奏的关键,它们可以让乐曲更加丰富和感人。

通过使用不同的音量、速度和音色来调整动态,你可以为乐曲注入情感和张力。

此外,通过注意乐曲中的细节,如强弱、延音和装饰音,你可以增加乐曲的表达力和个性。

六、实践和改进学会谱写简单的乐曲需要不断的实践和改进。

音乐剧作曲技巧与创作案例

音乐剧作曲技巧与创作案例

音乐剧作曲技巧与创作案例1. 引言音乐剧是一种结合了音乐、歌曲和舞蹈的戏剧形式,通过快节奏的演出和精彩的表演,向观众展现了一个生动而充满情感的故事。

在音乐剧中,作曲家扮演着至关重要的角色,他们以独特的音乐语言和技巧,为故事注入灵魂。

本文将探讨一些常用的音乐剧作曲技巧,并通过一些真实案例来说明它们如何应用。

2. 音乐剧作曲技巧2.1 根据情感创作主题曲在音乐剧中,主题曲通常会成为整个剧目的代表之一。

作曲家需要根据剧本所传达的情感和主题,创作出能够准确表达这些情感和主题的主题曲。

例如,在音乐剧《悲惨世界》中,主题曲《 Do You Hear the People Sing?》正是通过其激昂、催人奋进的旋律,完美地表达了起义者对自由和正义追求的热情。

2.2 利用重复和变奏来增强主题通过在剧中多次使用主题曲的不同版本,作曲家可以在观众心中营造出一种旋律的连贯性和熟悉感。

这样做不仅能够加深观众对剧目主题的理解,还能够在情感上与他们建立连接。

对于变奏技巧的运用,音乐剧《猫》是一个很好的例子。

该剧中伴随着主题曲《Memory》,作曲家通过不同的编曲和演唱方式,将该主题曲呈现为多个版本,使观众在听到这个旋律时产生共鸣,并让其深入了解角色内心世界的变化。

2.3 注重角色之间的对话性音乐剧通常会有多个主要角色,在作曲过程中创造出角色之间有机而有趣的互动非常重要。

通过创作具有对话性的音乐片段,作曲家能够展示角色之间的关系和交流方式,并帮助观众更好地理解剧情发展。

例如,在音乐剧《哈姆雷特:罪恶陷阱》中,作曲家通过快节奏的二重唱和对唱来表达主要角色之间的争斗和背叛。

2.4 融合不同音乐风格为了创造出丰富多样的音乐剧作品,作曲家应该尝试融合不同的音乐风格。

通过结合传统音乐剧元素与其他流行或古典音乐风格,可以创造出更具独特性和创新性的作品。

音乐剧《汉密尔顿》以其独特的混搭风格而闻名,将包括嘻哈、R&B和流行等多种音乐元素巧妙地融入剧中。

作曲常用技法(亲身学习经历)

作曲常用技法(亲身学习经历)

作曲常⽤技法(亲⾝学习经历)编曲,即在DAW上对歌曲进⾏和声编写并搭配乐器,简单来说,就是做伴奏带~扒带,原答案中提到过,就是在DAW上把歌曲伴奏中的每⼀件乐器的每⼀个⾳符都听写出来,简称扒歌曲伴奏带或扒带。

听写下来歌曲的伴奏带就等于你把专业⾳乐⼈的编曲的技巧和套路复制了出来,你既复制出来就可以学习了,简直就是⼀个免费的教材~再补充⼀下关于旋律发展⼿法的知识:1.重复:即重复⼀段旋律,使主题得到巩固、乐思得到强调、性格得到统⼀。

它分为原样重复和变化重复。

作品举例:《⽉亮代表我的⼼》2.模进:即某⼀动机(旋律)在不同⾼度上的重复。

分为严格模进和⾃由模进。

作品举例:《酒⼲倘卖⽆》3.节奏重复:即将动机的节奏当成模板,在不同⾳⾼上予以重复,使作品集中、统⼀。

作品举例:《长江之歌》4.扩⼤和收缩:有两⽅⾯,⾳程还有节奏。

作品举例:(1)⾳程——《笑脸》(2)节奏——《咱们⼯⼈有⼒量》5.对⽐、延伸、发展:我个⼈喜欢⽤对⽐中的“倒印”⼿法,即AB两句旋律发展⽅式相反。

作者的亲⾝经历我⼤学没打算学⾳乐,和⼤多数⼈⼀样只想当爱好做⾳乐。

我之所以称⾃⼰为业余的独⽴⾳乐⼈,是因为我从初中开始就写些原创歌、组乐队、尝试编曲,并且在去年我送了⾃⼰⼀张专辑⼗⾸歌作为成⼈礼。

每⾸歌都是我⾃⼰创作的,词曲、编曲、混⾳、后期等⼯作也全部是我⼀⼈挑灯夜战,与学校的学习⽃争来的(你也知道⾼中的学习有多苦逼);业余是因为技术、条件都还不够,录⾳找的还是录⾳棚。

(像千古留名、Airs Jack、半璧这群专业的⾼中时⽐我⽜多了,已经能够接活了,⽽我这300的⽔平真不好意思拿出⼿。

)所以,个⼈认为业余⾳乐⼈要有独⽴制作歌曲的能⼒,或者有负责歌曲制作中某⼀环的能⼒,不过通常来说技术、设备劣于专业⾳乐⼈的。

所以其实成为业余⾳乐⼈的门槛很低,钟兴民吴庆隆是⾳乐⼈,徐良汪苏泷也是⾳乐⼈,甚⾄隔壁⽼王特会写旋律,也可称为“业余⾳乐⼈”。

这时候,我期许能尽量专业⼜全⾯,以保证⽐隔壁⽼王要强。

简单易懂的乐理知识10分钟学会作曲

简单易懂的乐理知识10分钟学会作曲

简单易懂的乐理知识10分钟学会作曲半小时能否学会?我以风的名义发誓绝对可以。

由我为你娓娓道来吧!几可肯定,全国X围内现在玩原创大多数都不是专业出身,因此本人认为在这里我不会跟你讲什么调式,什么定律。

这些东西对于玩摇滚与一般的现代音乐来说并不能起到决定性的作用。

相反我认为你过分的执着这些东西只会让你的创作力变得平凡无奇,所谓原创就是开发你自己的东西可知道?好,让我为你们找来一些必要的工具(它们只是工具。

)、昨晚我跟上帝通过,他老人家明确的告诉我“莫扎特”是他错手做出的一个作品,他发誓不会再犯这样愚蠢的错误了。

所以我几可肯定无论你、我、他、都不会是下一个“莫扎特”。

所以你就不要怪自己鲁钝了,来。

喝口酒,壮壮胆。

虎山有兄弟我陪你行。

要学会作曲首先要解决四大点:第一.基本音乐知识。

第二.识谱记谱第三.会写歌词。

第四.最少掌握一种乐器。

基本的音乐知识。

我以最简洁的方式把这些工具都列出来意求让你能以最快的速度明了。

一:1234567=CDEFGAB.这个叫七声音阶,或者你可以把它理解为“标准音阶”。

哥们,这世上所有的音乐都是从这来的,给我缠着它,死死地。

二:1,#1,2,#2,3,#3,4,#4,5,#6,7,#7=1(高8度)。

这个叫12平均律,跟七声音阶不同的地方就在于它多了6个“不规则音”(你暂时把它理解为“不好听的音”)三,高低8度,以1234567为例从1开始:1-2-3-4-5-6-7-到这个音为止高8度。

(在简谱中音符的上方有一个点的。

)1-7-6-5-4-3-2-到这里就为低8度。

(在简谱中音符的下方有一个点。

)从作曲的角度来看8度的区分就在于区分一个歌手的音域。

以吉它为例,黄种人-男人:大概就是从第5弦的空弦到第一弦的第5品。

这个就为止“大众音域”。

(正常人都能唱到。

)同样的道理再低一点就是男低音再高点就是男高音。

国内的歌手中许巍是男中低音。

轮回的吴桐与超载的高旗是男高音。

女人:从第4弦的空弦音到第一弦的15品为“大众音域”。

教你如何作曲+教你如何作曲

教你如何作曲+教你如何作曲

教你如何作曲教你如何作曲!教你作曲作曲的技巧!作曲之前,你们需要确定准备写的歌曲是几段体的!一段体,两段体,还是三段体!两段体和三段体比较常见,就不说了!一段体最典型的例子是:西部歌王王洛宾老先生的作品《在那遥远的地方》!1. 使用和弦加入经过音来作曲。

适用于先写和声进行,然后再加入旋律。

此类曲子的旋律与伴奏的和弦相对来说,非常和谐!旋律的和声走向特别明显!但是,一般篇幅比较短小!这时候,吉他的不同的速度和扫弦节奏,不同的分解和弦的指法。

强弱节拍的不同变化,我们可以感觉到不同的旋律的!会产生不同的创作灵感的!如: 李圣杰的>的高潮部分(即副歌部分)的和弦音就非常的明显! 还有,你可以唱一下陈慧娴的>的前奏,旋律,间奏和尾奏来试着去体会一下! 2. 使用纯粹的自然音阶来作曲。

适用于写长段的旋律!先写旋律,后写和声!如:大调自然音阶:1 2 3 4 5 6 7 小调自然音阶: 6 7 1 2 3 4 5 3. 使用各种特色音阶来作曲。

这一点,我要重点讲一下!我们可以使用各个国家,或者各个民族的特色音阶来作曲!如:a. 我国常用的五声音阶:大调五声音阶:1 2 3 5 6 小调五声音阶:6 1 2 3 5 b. 和声小调音阶:6 7 1 2 3 4 #5 c. 大佛里吉亚音阶:1 b2 3 4 5 b6 b7 (Phrygian-Dominant)也有人把它叫做;弗拉门戈音阶!d. 自然音阶的各种不同的模式:伊奥尼亚模式:1 2 3 4 5 6 7 (Ionian)也就是大调自然音阶!多里安模式: 2 3 4 5 6 7 1 ( Dorian ) 佛里吉亚模式:3 4 5 6 7 1 2 (Phrygian)利底亚模式:4 5 6 7 1 2 3 (Lydian)混合利底亚模式:5 6 7 1 2 3 4 (Mixolydian)爱奥尼亚模式:6 7 1 2 3 4 5 (Aonian)也就是小调自然音阶!洛克里亚模式:7 1 2 3 4 5 6 (Locrian)以上自然音阶以不同的音作为开始,向下顺次排列的方式,叫做: 旋法调!e. 减音阶:1 2 b3 4 b5 b6 bb7(6) 7 f. 半-全减音阶:1 b2 b3 3 b5 5 6 b7 g. 全音音阶:1 2 3 #4 #5 #6 h. 布鲁斯音阶:1 b3 4 b5 5 b7 ( Blues ) i. 混合布鲁斯音阶:1 b3 3 4 b5 5 b7 j. 大利底亚音阶:1 2 3 #4 5 6 b7 ( Lydian-Dominant ) k. 超级洛克里亚音阶:1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 (Super-Locrian)l. 印度音阶: 1 2 3 4 5 b6 b7 (Hindu)m. 吉普赛音阶:1 b3 #4 5 b6 b7 (Gypsy)n. 匈牙利音阶:1 #2 3 #4 5 6 b7 (Hungarian)o. 匈牙利小调音阶:1 2 b3 #4 5 b6 7 (Hungarian Minor)p. 旋律大调音阶: 1 2 3 4 5 b6 7 1 b7 b6 5 4 3 2 1 q. 旋律小调音阶:6 7 1 2 3 #4 #5 6 5 4 3 2 1 7 6 r. 日本音阶:1 3 4 6 7 s. 俄罗斯音阶:6 (b7) 7 1 2 3 4 (#4) 5 (#5) t. 爵士小调音阶:1 2 b3 4 5 6 7 u. 阿拉伯音阶:1 b2 3 4 5 b6 b7 v. 拿波里大音阶:1 b2 b3 4 5 6 7 w. 拿波里小音阶:1 b2 b3 4 5 b6 7 x. 东方音阶:1 b2 3 4 b5 6 b7 其实,简单地说,就是在你作的自然音阶旋律中,你随时准备即兴的加入一个或者若干个变化音,也就是半音!可以升高半音,或者降低半音!看你自己的喜好了!4. 借助各种乐器的音阶特点来作曲。

歌曲作曲的一般技巧有哪些

歌曲作曲的一般技巧有哪些

歌曲作曲的一般技巧有哪些一、主题一首歌的音乐,要有一个能够集中地概括整个作品的思想、感情、性格的音乐主题。

乐曲的长短要根据内容而定,象一条主线贯穿全曲。

歌曲的音乐主题往往是根据第一句歌词的特点所创作出来的,有些歌曲的主题,往往根据半句歌词加上衬字拉开来创作的,也有一些歌曲的主题,加了许多虚词和衬字把主题加长了。

一首歌乐曲主题的配制,首先是从研究歌词开始的,要进行反复吟颂,借此来了解歌词的意境,进行研究分析,并对歌词作修改和修整。

要形成准确、鲜明、生动的音乐主题形象,才能正确深刻地表现词意的思想内容;其次,对于体材也要选择合适的,根据内容需要量体裁衣,以增加作品的表现力和艺术感染力。

二、发展1、段落音乐的发展安排在合理的作品结构之中,歌词的结构是音乐段落结构的重要依据。

段落分一段体,两段体,三段体等。

比较常见的是两段体和三段。

段落可以分为对比和类似形式。

对比,如:前面比较舒缓,后面比较高昂;前面比较紧凑,后面比较庸散。

从文学上分析,如果你想用对比来创作的话,前面是叙事的话,后面一定要改成抒情。

从音乐上说,前面如果旋律比较平,后面就大胆的多点起伏,前面节奏多用4分音符的话,后面就用8分或16分音符。

从而起到对比的作用。

在编曲上可以更明显地看到,一般副歌部分总是比较高潮,而前面总比较缓慢。

但这也不是绝对的。

一段体的大多都是小歌,如兰花草,雪绒花等等。

学吉他的人一定知道,是吉他入门的必弹曲。

如果写得好,那也是非常精致的东西。

但一段体对旋律要求非常高,旋律一定要好听,否则不行。

现在三段体的也很多,如陈亦讯的十年(也有人把第二段看作起承转合中的转),那英的征服(在歌后面有一段把情绪推向高潮的人声部分)等等。

数学里面有黄金分割点,人们在美术、音乐等艺术领域都很注意这个点。

按照美学观念它是最完美的点。

一首3分钟的歌,在黄金分割点上,大概2分多钟的时候,总是一个歌最最好听的地方,他或是高潮部分,也许是一首歌最最精华的部分,在编曲上尤其是这样。

教你如何作曲

教你如何作曲

作曲1.使用和弦加入经过音来作曲。

适用于先写和声进行,然后再加入旋律。

此类曲子的旋律与伴奏的和弦相对来说,非常和谐!旋律的和声走向特别明显!但是,一般篇幅比较短小!这时候,吉他的不同的速度和扫弦节奏,不同的分解和弦的指法。

强弱节拍的不同变化,我们可以感觉到不同的旋律的!会产生不同的创作灵感的!如: 李圣杰的<<痴心绝对>>的高潮部分(即副歌部分)的和弦音就非常的明显!还有,你可以唱一下陈慧娴的<<千千阙歌>>的前奏,旋律,间奏和尾奏来试着去体会一下!2. 使用纯粹的自然音阶来作曲。

适用于写长段的旋律!先写旋律,后写和声!如:大调自然音阶: 1 2 3 4 5 6 7 小调自然音阶:6 7 1 2 3 4 53. 使用各种特色音阶来作曲。

这一点,我要重点讲一下!我们可以使用各个国家,或者各个民族的特色音阶来作曲!如:我国常用的五声音阶:大调五声音阶: 1 2 3 5 6小调五声音阶: 6 1 2 3 5和声小调音阶: 6 7 1 2 3 4 #5大佛里吉亚音阶: 1 b2 3 4 5 b6 b7 (Phrygian-Dominant)也有人把它叫做;弗拉门戈音阶!自然音阶的各种不同的模式:伊奥尼亚模式: 1 2 3 4 5 6 7 (Ionian)也就是大调自然音阶!多里安模式: 2 3 4 5 6 7 1 ( Dorian )佛里吉亚模式: 3 4 5 6 7 1 2 (Phrygian)利底亚模式: 4 5 6 7 1 2 3 (Lydian)混合利底亚模式: 5 6 7 1 2 3 4 (Mixolydian)爱奥尼亚模式: 6 7 1 2 3 4 5 (Aonian)也就是小调自然音阶!洛克里亚模式: 7 1 2 3 4 5 6 (Locrian)以上自然音阶以不同的音作为开始,向下顺次排列的方式,叫做: 旋法调!e. 减音阶: 1 2 b3 4 b5 b6 bb7(6) 7f. 半-全减音阶: 1 b2 b3 3 b5 5 6 b7g. 全音音阶: 1 2 3 #4 #5 #6h. 布鲁斯音阶: 1 b3 4 b5 5 b7 ( Blues )i. 混合布鲁斯音阶: 1 b3 3 4 b5 5 b7j. 大利底亚音阶: 1 2 3 #4 5 6 b7 ( Lydian-Dominant )k. 超级洛克里亚音阶: 1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 (Super-Locrian)l. 印度音阶: 1 2 3 4 5 b6 b7 (Hindu)m. 吉普赛音阶: 1 b3 #4 5 b6 b7 (Gypsy)n. 匈牙利音阶: 1 #2 3 #4 5 6 b7 (Hungarian)o. 匈牙利小调音阶: 1 2 b3 #4 5 b6 7 (Hungrarian Minor)p. 旋律大调音阶: 1 2 3 4 5 b6 7 1 b7 b6 5 4 3 2 1q. 旋律小调音阶: 6 7 1 2 3 #4 #5 6 5 4 3 2 1 7 6r. 日本音阶: 6 7 1 3 4s. 俄罗斯音阶: 6 ( b7 ) 7 1 2 3 4 (#4 ) 5 (#5 )t. 爵士小调音阶: 1 2 b3 4 5 6 7u. 阿拉伯音阶: 1 b2 3 4 5 b6 b7v. 拿波里大音阶: 1 b2 b3 4 5 6 7w. 拿波里小音阶: 1 b2 b3 4 5 b6 7x. 东方音阶: 1 b2 3 4 b5 6 b7其实,简单地说,就是在你作的自然音阶旋律中,你随时准备即兴的加入一个或者若干个变化音,也就是半音!可以升高半音,或者降低半音!看你自己的喜好了!4. 借助各种乐器的音阶特点来作曲。

学习如何写歌

学习如何写歌

如何写歌早期的人用棍子在有槽的木头上敲打,或者敲打头骨,那时的人们已经在写歌了。

随着进化的进程,我们熟悉了比“啊啊”更多的词语,有很好的旋律,并且有成堆的马歇尔音箱在歌曲中表达我们自己像以前一样强大的强烈意愿。

现在向你展示如何做!方法1方法一:聆听大师1从头开始。

开始的是要知道什么最适合自己。

很多作曲家,像彼得·加布里埃尔,在创作出歌曲前他们都写出歌词。

他们会唱出无意义的音节只是为了获得歌词和歌曲融合的感觉。

其中最著名的,历史上大多数被掩埋的歌曲都是这样创作出来的。

作曲家早晨是伴着他脑子里的旋律起床的,并唱着“炒鸡蛋,哦你有如此可爱的腿”伴随着歌词他完成了这首歌曲。

他最终想明白了,那就是保罗·麦卡特尼写的“昨天”这首歌。

举一个关于技巧的好例子,在大约1:40的时寒冷的风更顺候听彼得·加布里埃尔的歌曲。

他的“歌词”听起来就像词语。

别的作曲家先写出歌词,或者和作词家一起工作。

想到理查德•罗杰斯和奥斯卡·汉默斯坦,杰瑞加西亚和罗伯特·亨特,或者乔·斯特拉和米克·琼斯。

很多人觉得行到锄头更加困难,诗歌和歌曲有很大的区别,没有坚实的音乐基础将会有很多障碍需要克服。

不过,当灵感罢工,谁会真的在乎她会先用词或旋律抓住灵感并运用它。

一个作曲家知道如何很好的与作词者一起工作:埃尔顿·约翰,把歌词放到伯尼·托平的音乐中。

当它做的很好,它就非常好!2计算出结构。

大多数歌曲有一个可辨认的公式:开场曲,合唱中的一个或两个音节,两者之间搭建一下,跟着另一个主歌和副歌便创作出来了。

“开场曲”。

这是完全有帮助的,是合唱的一部分,或者有些是完全即兴的。

举个例子,披头士的“岩石浣熊”创作开始于一个爱说话的介绍,描述字符并为歌曲奠定基础。

“韵律”。

这是大多数的歌曲——虽然不一定是最重要的部分。

这是一种阐述,描述一个场景,人或者一种情感。

通常有两个或三个韵律成一排,有相同的音乐结构,相同的韵和诗歌的音步,但有不同的歌词。

自学作曲教程【作曲新手必看】

自学作曲教程【作曲新手必看】

自学作曲教程第一讲:学习作曲应具备的基本条件随着我国经济的发展,人民的文化水平不断提高,打开电视或收音机,漫步街头、广场,音乐与歌声几乎无处不在,它已成为人们文化生活中不可缺少的伴侣。

很多青少年朋友想有课余、业余学着写歌,或自娱,或表演,但又不知从何下手,对于作曲的事,颇有几分“神秘感”。

其实,作曲如同打乒乓球、下象棋一样,并不那么神秘。

大家都会打乒乓,但要打出个水平,拿个奖牌,就需要花一番苦功夫。

同样,学写一首歌曲并不难,但要写好就不易了。

从不会写——学着写——写得好,有一个知识积累的过程,多写多练,熟能生巧。

当然,认真地学习、钻研一定的创作技巧,是必不可少的。

它将使你更快更好地走上成功之路。

学习歌曲创作,还应该具备以下一些基本条件,大家可以对照,已经具备的需要不断完善,尚有欠缺的应该努力创造。

(一)要热爱生活,体验生活,善于观察生活平时,在生活中要多看、多听、多分析,扩大视野,增加生活积累。

不但要对各种人、各种事善于体察、分析,还应对美好的大自然——山川、田野、大海、江河、风、花、雪、月……等有更深的了解。

只有这样,当你想写有关题材的歌曲时,才不至于脑子空空,毫无联想。

试想,如果一个作曲者连山都没有见过,怎能写好一首登山的歌曲呢?最多只能借助于影视或书本的间接介绍,但他决不能体会到登山时步履的节奏韵律,及攀登山顶后胸怀欢畅的心情。

(二)要有一定的乐理知识歌曲是通过音乐来表现的,而音乐则需用乐谱记录下来。

因此,歌曲作者必须具备相当的乐理知识,青少年朋友应在这方面先打下良好的基础。

试想,一首好的歌词打动了你,你很想把它谱成歌曲,然而,头脑中浮现的歌声,却不知如何用音乐符号表达;或者虽然用音乐符号记述下来了,但不确切、不完整,甚至与自己的本意相距很远,这样是写不好的歌曲的。

(三)要善于学习各种音乐语言歌曲是通过音乐语言来表情达意的,所以要想写好歌曲,首先要学会积累丰富的音乐语言。

日常生活中,一个人的口才好,人们夸奖他“出口成章”,这并不是天生的,而是语言的不断积累和反复锻炼的结果。

歌曲是怎么写的

歌曲是怎么写的

1.歌曲是怎么写的一、词曲创作的先后顺序并不是完全绝对的!一般说来,曲较之于词表达更为抽象,为创作方便起见,由既定的词作为背景去谱曲,词曲的相容性往往更强。

然而随着音乐产业化进程的不断深入,基于歌曲的批量化生产,词曲创作的先后顺序已经显得无足轻重了。

据相关研究,现代流行音乐的听众更为注重词,而曲只要差不太多就行,曲呈现出极大的趋同状态。

2.歌曲是怎么创作出来的1.为歌词写旋律,这是大多数西藏歌手在做的被认为是比较简单的方法。

2。

配伴奏,也叫配器。

这是写歌的两个途径,缺一不可的两个方面。

如果一个人能同时掌握这两种方法。

那就算是可以写歌了。

作曲的概念还应该包含以下众多因素:写交响乐、室内乐、钢琴、小提琴等多种乐器的独奏或合奏,还有,不同风格的音乐。

如:流行乐、爵士乐、民族的和乡村乐。

写歌最简单的方法就是,学习,曲式。

多听音乐,分析音乐,作曲和作文章一样,作文章要有文章的格式。

怎么开始,怎么阐述故事,高潮设计在那里,结尾怎么安排?这就是必须要事先设计好。

歌词的格式,直接影响到旋律的格式。

在选择歌词时,首先要对它的格式进行设计。

格式的设计,好多歌手比较生疏。

藏民族有很好的写作旋律的基础,因为民歌本身就是创作的源泉。

如果有了旋律的素材,对旋律素材的发展,将成为主要的环节。

有了这个环节,再有曲式的设计。

通过学习和琢磨,最好再有和声的思维逻辑能力(你所听到的,好多乐器同时在响,就是和声)。

这种旋律的写作、曲式的设计、和声的匹配等。

就是写歌的基本技术。

这些能力需要长期与音乐的磨合才能有这种相应的思维逻辑能力。

世界上没有任何老师教你产生旋律(主题材料),旋律是跟据你听觉的潜在力和想像力所决定的。

是一种多声部的思维,还是单声部的思维。

这全靠你听音乐的时候听到的音乐感觉和你所掌握的音乐知识而定。

作曲作为一个时间的艺术和声音的艺术,它必须具备;人要有耳朵听,还要有时间听。

还要有良好的记忆。

如果懂一件乐器,你的记忆就牢靠,你也有实践,也有修改的机会,周而复始的进行创作才能出最理想的音乐作品。

如何写歌作曲 写作技巧

如何写歌作曲 写作技巧

如何写歌作曲写作技巧写一首好歌不是一件容易的事情,需要不断的练习和积累,本篇文章将为大家介绍一些写歌作曲的技巧,帮助大家更好的创作音乐。

下面是本店铺为大家精心编写的5篇《如何写歌作曲写作技巧》,供大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

《如何写歌作曲写作技巧》篇1写歌作曲是一种艺术,需要不断的练习和灵感的涌现。

下面是一些写歌作曲的技巧:1. 找到灵感来源:灵感是创作的源泉,可以通过生活中的经历、周围的人和事、文学作品、艺术作品等方式寻找灵感。

要保持敏感和开放的心态,记录下灵感闪现的瞬间。

2. 确定歌曲类型:在开始创作之前,需要确定歌曲的类型,是流行歌曲、摇滚歌曲、民谣歌曲还是其他类型的歌曲。

不同类型的歌曲有着不同的旋律和结构,需要在创作之前确定下来。

3. 创作旋律:旋律是歌曲的灵魂,需要在创作中着重考虑。

可以通过吉他、钢琴、口哨等方式创作旋律,注意旋律的流畅性和可听性。

4. 确定歌曲结构:歌曲的结构包括 intro、verse、chorus、bridge、outro 等部分。

根据歌曲类型和旋律来确定歌曲结构,注意歌曲结构的连贯性和逻辑性。

5. 填词:歌词是歌曲的重要组成部分,需要根据旋律和歌曲主题来填写。

注意歌词的语言表达和押韵技巧,让歌词和旋律相得益彰。

6. 编曲:编曲是将旋律和歌词转化为音乐的重要步骤。

可以通过各种乐器和音效来编曲,注意音乐的协调性和整体性。

7. 不断修改:创作是一个不断修改和完善的过程。

在创作过程中,要不断听取意见和反馈,对歌曲进行修改和完善,直到达到最佳效果。

写歌作曲需要不断的练习和积累,需要保持敏感和开放的心态,不断寻找灵感和尝试新的创作方式。

《如何写歌作曲写作技巧》篇2写歌作曲是一种创作过程,需要灵感、技巧和实践。

以下是一些建议和技巧,可以帮助你写歌作曲。

1. 寻找灵感:灵感是创作的源泉,可以来自生活、爱情、友情等方面。

观察周围的人和事,用心去体验生活,可以让你更容易找到创作的灵感。

作曲技法

作曲技法

作曲技法!!作曲第一节歌曲的曲调(旋律)想要创作出一首好听的歌曲或乐曲,要考虑到很多方方面面,节奏特点、调式特点、歌词等等。

对于音乐作品中的节奏是从生活中概括分离出来的,但它不同于生活节奏,音乐节奏比日常生活更有感染力,时值较短而密集的节奏多表现于紧张、轻快、活泼的音乐;缓慢悠长的节奏则多用于宽广辽阔的情趣主要用于低沉、优郁的情趣;而要表现整齐单纯化时,时值不长也不短的节奏,多用于感情平稳,对比不大的情绪中;如采用长短相结合的节奏多表现于对比鲜明的情绪中。

歌曲语言的节奏也直接影响着曲调的写作,因为不同功能的字词在节拍、节奏中的作用也不同。

第二节音乐主题在一首歌曲或乐曲中要有一个能够集中的概括整个作品的思想、感情、性格的音乐主题,乐曲的长短要根据内容而定,象一条主线贯穿全曲,并成为全曲曲调发展的基础。

在歌曲中音乐主题一般都是根据第一句歌词所创作出来的,有些音乐主题前会先出现一些影句、影子等对主题进行引导烘托,有些音乐主题要放到歌曲的中心内容,就不一定会出现在开头,而有些歌曲的主题,往往根据半句歌词更加上衬字拉开来创作的,另有一些歌曲的主题,虽然也是根据歌词的第一句创作的,但加了许多虚词和衬字把主题加长了。

一首歌曲或乐曲中,主题的数量是根据作品的结构而定的,有的只有一个主体,有的却有两个或两个以上的主体,有一个段落构成只有一个主体,有两个以上段落构成就有两个以上的主体。

一首歌曲或乐曲的主题是怎样配酿制作的?首先是从研究歌词开始的,要进行反复吟颂,借此来了解歌词的意境,进行研究分析,并对内容理解,对歌词意境要有音乐形象、有初步的构想为乐曲的需要,并对歌词作修改和修整。

要形成准确、鲜明、生动的音乐主题形象,才能正确深刻地表现词意的思想内容;其次,对于体材也要选择合适的,根据内容需要量体裁衣,更增加作品的表现力和艺术感染力,不应跟文学性走;最后,应具有鲜明的个性等素材。

第二节音乐主题的发展手法对于一个好的作品首先要遵循两个原则:统一性原则和对比性原则。

部编版五年级音乐上册乐理、作曲、日积月累(必背内容)

部编版五年级音乐上册乐理、作曲、日积月累(必背内容)

部编版五年级音乐上册乐理、作曲、日积月累(必背内容)一、乐理知识1. 音符与节奏- 音符:表示音的长短、高低的符号。

- 节奏:音乐中时间分配的表现形式。

2. 音阶与和弦- 音阶:音乐作品中,音符按照一定的音高关系逐级上升或下降的序列。

- 和弦:音乐作品中,三个或三个以上音符的和谐组合。

3. 节拍与拍号- 节拍:音乐作品中的时间单位。

- 拍号:表示节拍的符号,如2/4拍、3/4拍等。

二、作曲技巧1. 旋律创作- 旋律:音乐作品中的主要线条,具有引导性和表现力。

- 创作旋律时,要注意旋律的起伏、流畅性和完整性。

2. 和声进行- 和声:音乐作品中,不同和弦之间的进行和搭配。

- 和声进行要遵循一定的规律,如主和弦、副和弦、属和弦等。

3. 节奏变化- 节奏变化:在音乐作品中,通过对节奏的改变,增加音乐的活力和表现力。

- 节奏变化可以包括音符的延长、缩短、分组等。

三、日积月累(必背内容)1. 歌曲曲目- 《茉莉花》- 《小星星》- 《两只老虎》- 《数鸭子》- 《捉泥鳅》2. 乐理知识- 音符的时值:全音符、二分音符、四分音符等。

- 拍号:2/4拍、3/4拍、4/4拍等。

- 音阶:大调音阶、小调音阶等。

3. 作曲技巧- 旋律创作:起伏、流畅性、完整性。

- 和声进行:主和弦、副和弦、属和弦等。

- 节奏变化:音符延长、缩短、分组等。

希望以上内容能够帮助学生更好地学习和掌握音乐知识,为未来的音乐之路打下坚实的基础。

作曲的方法

作曲的方法

作曲的方法作曲的方法(引自台湾专家的讲授,通俗易懂!)创作旋律的方法很多,虽然没人敢说:「一定得怎麽做,才会创作出好听的旋律」;不过,本课程提供几个在旋律创作上宜注意的要点给读者们参考。

对您来说,认为有帮助的,不妨尝试使用;这样,也许您的曲子在结构上会显得更健全。

怎样才叫好听的旋律?------ 0700_22_0021 既然旋律创作应求好听;那麽,到底怎样才叫「好听」?------ 别以为我们认为好听,别人也一定会认为好听。

不相信的话,可选一首自认为相当好听,甚至会Hit 的新曲(未发表过的)给各阶层的人士听看看。

但,不要表明这是您的作品;这样,保证会有不一样的回响!也许,您会非常得意;也许,您会气个半死。

有批评才会进步因为,完全不懂音乐的人可能会说:「!一定会流行!」;对音乐似懂非懂的人则可能会说:「还不错!不过… 会更好!」。

其实,这些回响您大概都还能够接受;不过,接下来可就不那麽乐观了。

因为,音乐科班出身的人可能会说:「不怎麽样嘛!」;音乐理论家可能会说:「这里不对,那里不对;这里应该要怎麽样,那里应该要怎麽样。

」;作曲家则可能会说:「这哪叫作曲?/a>剑?」;更夸张的可能会说:「这在搞什麽?听不懂!」------ 您说:「该以谁说的为标准呢?」笔者认为:「都可当做标准!也都不足以当做标准!」。

为什么呢?比方说,放一首重金属(Heavy metal )风的摇滚乐给老一辈的人听;是不是绝大部分都会认为「有够吵!」?------ 难到重金属音乐就一定不值得听吗?既然如此,为什麽在欧美日各国会那麽受欢迎呢?反观古典乐,难道玩摇滚乐的年轻小伙子一定能静下心来欣赏它吗?不能静心聆赏,难道就是不喜欢吗?难道就是古典乐不好吗?所以,评判这种问题时,宜客观点。

不妨都说成:「不错;但是有几个小小的浅见,… 」,这样听来或许舒服许多。

总之,在您的层面,这首歌是好听;但在别的层面中,这首歌倒不一定是好听。

tonica fugata 15作曲方法

tonica fugata 15作曲方法

tonica fugata 15作曲方法调性逃脱是一种作曲技巧,可以生成大量的音乐素材。

调性逃脱的起源可以追溯到巴赫时期的赞税复调,它通过将旋律和和声合并成一个整体,创造出非常复杂和丰富的音乐作品。

现代音乐中,调性逃脱已经成为一种非常流行的作曲方法,无论是在交响曲还是流行歌曲中都可以看到它的身影。

下面将详细探讨调性逃脱的15种作曲方法。

1.音型串联:这是调性逃脱中最基础的方法之一。

通过将一系列音型连续地串联在一起,创造出富有变化和动态的音乐作品。

这些音型可以根据作曲者的意图自由选择,可以是简单的旋律段落,也可以是复杂的和声结构。

2.轮廓模仿:这种方法通过模仿旋律的轮廓来创造和声和旋律的关联性。

通过在旋律中重复和变化一定的音程和音符,在整个作品中形成一种统一的音乐风格。

3.融合技巧:融合是调性逃脱中非常常用的一种方法。

通过将两个或多个旋律融合在一起,创造出新的旋律和和声。

融合可以是完全的和声叠加,也可以是部分的重叠。

4.随机运用:这是一种较为冒险的调性逃脱方法。

通过使用随机生成的音符和和声,给作品带来一种自由不确定的感觉。

这种方法需要作曲者有较强的音乐感觉和创造力,能够在随机性中找到有趣和富有表现力的音乐元素。

5.反向处理:反向处理是一种将旋律或和声以相反的顺序进行处理的方法。

这种方法可以带给作品一种新颖有趣的变化,增加作品的创造性和表现力。

6.转位处理:转位处理是一种将旋律或和声的音高按照一定规则进行转换的方法。

通过转位处理,原本简单的旋律和和声可以得到更加复杂和丰富的效果。

7.倒影处理:倒影处理是一种将旋律或和声以对称轴进行反转的方法。

通过倒影处理,作曲者可以获得一种镜像对称的音乐效果,增加作品的张力和复杂性。

8.混合处理:混合处理是一种多种调性逃脱方法的综合应用。

通过将不同的调性逃脱方法组合在一起,创造出更加复杂和多变的音乐作品。

9.累进处理:累进处理是一种逐渐增加旋律或和声复杂性的方法。

通过将简单的音乐元素逐步发展成复杂的音乐形式,作品可以具有更强的张力和表现力。

转位与变奏在音乐作曲中的运用

转位与变奏在音乐作曲中的运用

转位与变奏在音乐作曲中的运用音乐作曲是一门艺术,它通过声音的组合和变化来表达情感和思想。

在音乐作曲中,转位和变奏是两个常见的技巧,它们可以为作曲家提供丰富的创作素材和表达方式。

本文将探讨转位和变奏在音乐作曲中的运用,并分析其对音乐作品的影响。

转位是指将一个音乐主题或旋律的音高顺序进行改变,而保持其音程关系不变。

通过转位,作曲家可以改变旋律的音高,从而创造出新的音乐效果。

例如,贝多芬的《命运交响曲》中的开头主题,通过转位技巧,贝多芬将其变化成了多个不同的形态,使得整个交响曲具有了连贯性和变化性。

变奏是指在一个音乐主题或旋律的基础上进行变化和发展。

作曲家可以通过改变旋律的音高、节奏、和声、乐器等方面来进行变奏。

变奏可以使音乐作品更加丰富多样,增加听众的兴趣和欣赏价值。

例如,巴赫的《哥德堡变奏曲》就是一个经典的变奏作品,他在一个简单的主题基础上,进行了多次变奏,每一次变奏都带来了新的音乐效果和情感表达。

转位和变奏在音乐作曲中的运用是相辅相成的。

通过转位,作曲家可以改变旋律的音高和音程,从而创造出新的旋律和和声关系。

而通过变奏,作曲家可以在一个旋律的基础上进行创作和发展,使得音乐作品更加富有变化和层次感。

转位和变奏的运用可以使音乐作品更加丰富多样,增加听众的兴趣和欣赏价值。

在音乐作曲中,转位和变奏的运用是一项复杂而又有趣的技巧。

作曲家需要对音乐理论和创作技巧有深入的了解,并能够将其灵活运用到作品中。

通过转位和变奏,作曲家可以创造出独特的音乐风格和个人特色,使得作品更加与众不同。

除了在古典音乐中的运用,转位和变奏在其他音乐流派中也有广泛的应用。

在爵士乐中,转位和变奏是即兴演奏的重要技巧,乐手可以通过转位和变奏来展示自己的演奏技巧和创作能力。

在流行音乐中,转位和变奏可以为歌曲增添新的元素和风格,使得歌曲更加耐听和富有创意。

总之,转位和变奏是音乐作曲中常见的技巧,它们可以为作曲家提供丰富的创作素材和表达方式。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

歌曲作曲的一般技巧作曲当然要遵守音乐的规律,但各人的方法和技巧又有不同之处。

如,有的人习惯先有词后作曲,也有人习惯先有曲后填词的(香港、广东人多)。

有人先作一个总体的构思然后再动笔,有人完全按照感觉来写,认为按照下行5度和弦圈的经典走位来写旋律不会难听。

但我看,要创作一首完整的好歌曲,基本的技巧和方法还是不能没有的。

这里为大家讲解一下基本的创作技术问题。

一、主题一首歌的音乐,要有一个能够集中地概括整个作品的思想、感情、性格的音乐主题。

乐曲的长短要根据内容而定,象一条主线贯穿全曲。

歌曲的音乐主题往往是根据第一句歌词的特点所创作出来的,有些歌曲的主题,往往根据半句歌词加上衬字拉开来创作的,也有一些歌曲的主题,加了许多虚词和衬字把主题加长了。

一首歌乐曲主题的配制,首先是从研究歌词开始的,要进行反复吟颂,借此来了解歌词的意境,进行研究分析,并对歌词作修改和修整。

要形成准确、鲜明、生动的音乐主题形象,才能正确深刻地表现词意的思想内容;其次,对于体材也要选择合适的,根据内容需要量体裁衣,以增加作品的表现力和艺术感染力。

二、发展1、段落音乐的发展安排在合理的作品结构之中,歌词的结构是音乐段落结构的重要依据。

段落分一段体,两段体,三段体等。

比较常见的是两段体和三段。

段落可以分为对比和类似形式。

对比,如:前面比较舒缓,后面比较高昂;前面比较紧凑,后面比较庸散。

从文学上分析,如果你想用对比来创作的话,前面是叙事的话,后面一定要改成抒情。

从音乐上说,前面如果旋律比较平,后面就大胆的多点起伏,前面节奏多用4分音符的话,后面就用8分或16分音符。

从而起到对比的作用。

在编曲上可以更明显地看到,一般副歌部分总是比较高潮,而前面总比较缓慢。

但这也不是绝对的。

学吉他的人一定知道,是吉他入门的必弹曲。

如果写得好,那也是非常精致的东西。

但一段体对旋律要求非常高,旋律一定要好听,否则不行。

现在三段体的也很多,如陈亦讯的十年(也有人把第二段看作起承转合中的转),那英的征服(在歌后面有一段把情绪推向高潮的人声部分)等等。

数学里面有黄金分割点,人们在美术、音乐等艺术领域都很注意这个点。

按照美学观念它是最完美的点。

一首3分钟的歌,在黄金分割点上,大概2分多钟的时候,总是一个歌最最好听的地方,他或是高潮部分,也许是一首歌最最精华的部分,在编曲上尤其是这样。

黄金分割点,是最容易打动听众的点,也是最容易渲染感情的点。

2、重复重复永远是音乐中的不二法门,从段重复到小节重复,几乎每个作品中都可以看到他的影子。

(重复也是同度模进)。

重复的技巧也很多,移位重复还包括严格移位和混合连续移位。

3、倒影它就像我们在水边,看到自己的影子。

如:33345 33321。

在五线谱中,以3横线,就会发现,345往下翻180度的话,其旋律线条就会和321吻合。

这样写出来的旋律,不会很散。

4、模进模进分严格模进和自由模进。

严格模进,要求各旋律音程之间完全一样,旋律线条也要完全一致。

如:3323 2212 。

自由模进,则没有这个限制。

如:1123 3345(1和2之间是全音,3和4之间是半音,音程不同)5、对格各艺术门类都是相通的。

在文学创作中的某些技巧,放到音乐里也完全适用。

在一些人写的诗联,第一句的最后一个字,是第二联的第一个字。

放到音乐中的话,就是第一句最后一个音符,是第二句的第一个音符。

然后依次类推。

如:123 312 234 465,前面的最后一个音符,是后面的第一个音符。

李宗盛有时通篇都使用对格的技巧。

歌曲变音用得如何,很大程度上看作者对旋律的把握程度。

一般来说,表现明亮色彩的歌曲用大调,相反,表达忧伤或温柔的歌曲用小调。

我们也可以把大调的3音降半度,来表达忧伤或温柔。

在小调中,多使用#4和#5,是不会有错的,因为小调的上行音阶中本身就包括#4和#5。

如果想写一段带有JAZZ风味的旋律,除了节奏上多用切分音符外,用b3和b7是不二法门,其实,这也是JAZZ的特有音阶。

例如,罗大佑在爱的诤言里,A段第三句,用了#1 2 3的级进,给人一种忧伤的感觉,而且非常新鲜。

李泉的爱的颜色中,用了:5 6 7 #1的旋律级进,四个全音连续上行,把感情发挥到了极至,也给人一种耳目一新的感觉。

橄榄树是一首非常经典的老歌,作者用了#4作为承上启下,收到非常好效果。

如果改用4的话,旋律色彩就会大打折扣。

7、浓淡疏密1:疏密有致。

国画讲究疏可跑马,密不透风,有疏有密。

在音乐中,前面几小节如果节奏部分非常密集,后面一定要多写些长音。

如果前面旋律起伏非常大,那么后面一定要把旋律安排得平稳些,以起到一个平衡的作用。

2:深浅分明。

国画讲究墨色深浅枯湿,分深、浅、灰等五色。

在音乐作品中,如果前面两小节都使用了上行的旋律,如:1123 3345,那后面你最好使用下行或者平行的旋律,如5442等,这样让人感觉旋律有起伏有变化了,听觉上比较舒服,也符合自然规律。

如,开头第一到第二句,旋律从低音5直线上升,且不带拐弯地到达高音1,音程跨度纯四度+纯八度。

第三句开始慢慢下降,从高音1下降到底音6,音程跨度8度加小三度。

给人感觉旋律起伏很大,感情全部发挥出来了,然后第四句旋律开始走稳。

但在当今的许多歌曲,特别是流行音乐里,几乎没有这种限制了。

现在作曲家对歌曲的定调,一般是根据歌手的音域来确定的。

男歌手一般最高音定在G上。

(钢琴上叫小字二组G,吉他上是第一弦的第三品)。

如果太高,降一度也够了。

女歌手音域要比男的高八度,所以,一般最高音定在B上(钢琴是小字一组B。

吉他是第二弦空弦)。

太高的话也降一度。

当然,这也不是绝对的,只是一个大致的范围,听说帕瓦罗蒂可以唱到高音#C。

大家可以在琴上感觉一下,钢琴是小字三组的#C,吉他是第一弦第九品。

9、变调我在江西、北京两次听到张千一讲自己的歌曲创作体会,每次对转调的问题都谈得特别多。

调性的对比,确是非常重要而有趣的,一首歌前面如果是小调,后面可改用大调来发展。

前面如果是C调,甚至你可以在后面安排bE大调(就是C小调),都是可以的。

这样能让听众有耳朵一亮的感觉。

但不要忘记,调是为歌服务的,转调是为了更好的抒发情感。

所以不管你转成什么调,一定不能单纯为了转而转,音乐也要有再现。

齐秦的《大约在冬季》,他在第一段开头用大调1,结尾是小调6,副歌部分也是小调,很好地抒发了离别的情绪。

张国荣的“共同度过,本来旋律并非很出彩,副歌部分也是一般,但作者连续用了四个转调,把感情全部唱出来了。

转调技术在间奏里用得也比较多,还有离调,但这是编曲的范围。

如果间奏忽然转调了,那么在结尾的时候,一定要再转回原调。

调式的学问很多,在印度的音乐里,把3和4这一对半音兄弟,再切一半,变成12音音阶,更难唱。

光音阶上的变化就有几十种,还分上行和下行,还不包括临时变音等,很难懂。

是C调的话,结尾一定要从G到C才可以,不然不及格。

但有不少歌曲里面结尾并不到C,而是G到#G(就是#5 1 #2),在听觉上非常新鲜。

还有G到G增和弦。

就是(5 1 2)也非常新鲜。

有一种意犹未尽的感觉。

10、起承转合。

中国的诗词歌赋是要讲究起承转合的,四句式的歌曲或歌曲主题部分也有起承转合音乐结构的。

开头的第一句就是起,一般都是有音乐动机组成的,是写歌的一个动机所在。

第二句就要相承了。

第三句就是转,是主歌部分最精华所在,很多优秀的音乐人都在这里大做文章。

如果前面两句用上行旋律比较多的,第三句一定不要用,改成下行。

前面如果旋律比较平和,到这里,一定要写的凹凸些,就象美女的线条。

用一些变音什么的,节奏改一些,也是非常常见的手法。

第四句叫合。

是前三句的总结,有人把第一句照搬,那是最简单的办法。

也有人把前面三句用到的动机,整合在一起作为第四句,也未尝不可。

实际上,创作手法是多样化的,主要看情绪发展,你想表达什么。

11、词曲配合。

汉字有本身的发音,1、2、3、4声,念的时候,大家都严格按照发声的,上入声,本来也包含了音乐成分在里面。

如果没有按照发声规律念,很容易就变成另外的意思了。

而在音乐创作中,这是最最忌讳的。

如果歌词的感觉是摇滚的,曲子却写成民谣的,听上去感觉一定不行。

曲子是古典风味的,而词的感觉却是很现代的,感觉就会很别扭。

齐豫以前有盘专集,曲子都是从古典音乐里出的,新填上词来唱,感觉不好。

因为那是人家为器乐而写的曲子,改成人声了,当然不好。

12、最高境界。

鲁迅先生说过,文学的最高境界就是,添一字嫌太肥,减一字嫌太瘦,就是说,好的文章,你一个字都不能增减。

好的曲子也是一样。

加任何一个音符进去,你都觉得不好,删除任何一个音符,你都觉得不对,到了那个时候,就是曲子最完美的时候。

如果对巴赫的复调加音符进去,就会发现,加在任何一小节,其他地方都要作很大的改动,而改好之后,又会发现完蛋了,不能听了。

但歌曲有所不同,因为要加歌词。

词,是为曲服务的,是依附在曲子上的。

所以宁可让词牺牲点,也尽量不要去改动曲子了。

相关文档
最新文档