欧洲艺术风格
艺术风格的分类

艺术风格的分类
艺术风格是指具有独特艺术特征和风格的艺术作品的表现形式。
常见的艺术风格包括:
1.古典主义:古希腊和罗马艺术的再现,注重对人体形态的表现。
2.文艺复兴:欧洲15世纪至17世纪期间,强调人文主义和理性思维,注重透视和色彩处理。
3.巴洛克:欧洲17世纪至18世纪期间的艺术风格,强调宗教和政治宣传,注重壮观和动感。
4.洛可可:欧洲18世纪晚期的艺术风格,强调浪漫和优雅,注重对花卉和群像的描绘。
5.印象派:19世纪末诞生于法国的艺术运动,强调感官印象和光影效果,注重色彩的碎片化表现。
6.表现主义:20世纪初兴起于德国的艺术运动,强调艺术家个人情感和内心冲突的表现。
7.抽象表现主义:20世纪中期的美国绘画运动,强调抽象和色彩的表现,反映艺术家的情感和内心世界。
8.后现代主义:20世纪后期的艺术风格,反对理性主义和现代主义,强调多样性和交错性。
欧洲的宗教艺术与建筑风格

欧洲的宗教艺术与建筑风格在欧洲的历史长河中,宗教艺术与建筑风格是一系列令人着迷的主题。
无论是基督教、伊斯兰教或其他宗教,它们都在欧洲大陆上留下了独特而壮观的艺术与建筑遗产。
本文将探讨欧洲的宗教艺术与建筑风格,以及它们对欧洲文化的深远影响。
一、基督教艺术与建筑风格1. 古代罗马基督教艺术在古代罗马帝国的时代,基督教并不受到全面接纳。
然而,一些基督教符号和艺术元素在古罗马艺术中出现。
例如,最早的基督教艺术圣像以罗马式画像为基础,将耶稣描绘成一个围绕在基督教艺术中闪耀着圣光的人物。
2. 拜占庭艺术与建筑在拜占庭帝国时期,拜占庭艺术与建筑体现了对基督教的虔诚。
拜占庭建筑风格以圆顶和穹顶为特征,如拜占庭圣索非亚大教堂。
而拜占庭艺术则以马赛克为主要形式,表现出宗教主题和圣人形象。
3. 罗曼式艺术与哥特式建筑罗马式艺术与建筑标志着欧洲宗教艺术的转变。
罗曼式建筑特点为厚实坚固的墙壁和巨大的拱门。
而哥特式建筑则以突破性的飞扶壁和尖顶为特征。
这些建筑体现了基督教信仰的庄严与神圣,并为后来的文艺复兴和巴洛克风格奠定了基础。
二、伊斯兰教艺术与建筑风格1. 穆斯林西班牙建筑在8至15世纪的穆斯林统治下,西班牙出现了许多壮丽的穆斯林建筑。
科尔多瓦大清真寺和格拉纳达的阿尔罕布拉宫是最著名的例子。
这些建筑以华丽的装饰、拱门和花园为特点,展现了穆斯林精湛的建筑技术和独特的艺术风格。
2. 波斯伊斯兰教建筑波斯伊斯兰教建筑以色彩斑斓的瓷砖和巴扎尔型建筑为特色。
伊朗伊斯兰文化中的蓝色是其中最常见的颜色之一,象征着天空和宇宙。
伊朗著名的建筑物如伊斯法罕的纳兹莫丹广场和沙希清真寺都展现了波斯建筑的魅力。
三、对欧洲文化的影响1. 宗教信仰与艺术繁荣宗教信仰是欧洲历史的重要组成部分,宗教艺术和建筑的繁荣也为欧洲文化注入了生命力和独特性。
从古代罗马时期到现代,宗教艺术和建筑一直是欧洲文化传承和发展的重要载体。
2. 建筑与社会结构欧洲的宗教建筑不仅仅是宗教仪式的场所,还是社会结构和权力体系的象征。
欧洲四大艺术风格

欧洲四大艺术风格:罗马,哥特,文艺复兴和巴洛克在欧洲影响最广最深的艺术风潮。
分别为罗马式风格、哥特式风格、文艺复兴式风格以及巴洛克式风格。
罗马式艺术风格现在人们普遍所说的罗马式建筑,罗马式花园,罗马式画风都是指欧洲在11~13世纪的艺术风格,主要泛及整个西欧和大部分中欧地区。
主要表现在建筑,绘画等主要艺术作品当中。
其中因地域不同而又各有区别。
在建筑方面,最典型的是教堂罗马式教堂建筑艺术自公元1096年开始的十字军东侵,使欧洲兴起宗教的热潮,封建主对宗教的狂热达到如醉如痴境地,他们全力为自己领地兴建规模壮观的教堂和修道院,建筑史上称这种新形制为“罗曼内斯克”即罗马式。
而这个时期的其他造型艺术如雕塑、绘画等都成为与教堂不可分割的装饰部分,因此在美术史上统称为“罗马式”。
罗马式建筑外观巨大、繁复,但装饰简单大方。
最特别的是建筑的屋顶,罗马式风格建筑的设计都是一拱顶为主,以石头的曲线结构来覆盖空间。
法国Tournus的Saint Philibert教堂拱顶Cluny大教堂(于18世纪至19世纪初被毁,该图为效果图)在罗马式繁华的教堂艺术风格之中又有最典型的两种:伦巴第(Lomb arda)和诺曼底(Normanna)图为意大利米兰的sant'ambrogio大教堂,它是典型伦巴第风格。
它是第一个使用拱肋来加强交叉拱顶的教堂。
伦巴第风格的建筑给人很强的节奏感而诺曼底风格的教堂又要比伦巴第风格的教堂显得更加精致优雅,最著名的就是英国Durha m的Cathedral大教堂。
说到罗马式建筑不得不提到雕塑。
教堂雕塑也是十分典型的,其在教堂建筑中是画龙点睛的一笔。
在中世纪的欧洲,人们认为艺术不应该独立存在,每种艺术都得以自身的手段和方式为建筑所创造。
在这样的观念下。
雕塑、绘画都是臣服建筑这个主体。
常常运用杏型结构图为Moissac圣彼得修道院门楣雕塑既然是宗教建筑,怎么能少了著名的耶稣受难象呢?在罗马式风格影响下,雕塑家把作品创作得紧凑、复杂、色彩丰富。
艺术如何在不同历史时期和地区展现出不同的风格?

艺术如何在不同历史时期和地区展现出不同的风格?艺术是人类创作的文化形式,其风格的形成受历史时期和地区文化的影响,因此不同历史时期和地区的艺术作品都展现出了独特的风格。
以下从不同的时期和地区展示了艺术为什么具有其特定的风格。
一、文艺复兴时期的欧洲艺术风格文艺复兴时期是欧洲文化史上的一个至关重要的时期,这个时期充满了各种艺术形式的繁荣和创新。
文艺复兴时期强调对古典艺术的回归,因此欧洲艺术在这个时期大量采用了古希腊和古罗马的艺术元素。
欧洲文艺复兴时期的艺术作品追求对美的追求,尤其是在绘画领域,艺术家们强调光线与阴影的对比,用光线来强调对象的轮廓和形态。
1. 对古典艺术的回归文艺复兴时期的欧洲艺术家们追求对古典艺术的回归,因此欧洲艺术在这个时期大量采用了古希腊和古罗马的艺术元素。
艺术家们以古典时期的艺术品为启发,将之重新创造并融合到现有的时代之中。
2. 强调对美的追求在欧洲文艺复兴时期,欧洲艺术家们强调对美的追求,尤其是在绘画领域。
他们强调光影的对比,用光影来强调对象的轮廓和形态,并追求三维空间的深度感。
艺术家们不再只是描绘人们的形态,而是试图展示他们所看到的自然和现实。
二、东方艺术的古老和神秘东方艺术源于中国,也扩展到韩国,日本和其他东亚文化中。
这种艺术风格的特征是其古老和神秘,艺术家们经常描绘神话和传说的主题。
1. 神秘和古老东方艺术风格的一个显著特征是其神秘和古老。
例如,古代中国绘画中的人物和景观是大自然的一部分。
画家们借助笔墨、水墨和色彩,将自然景观、人物和动物刻画得非常逼真,从而表现出神秘和古老。
2. 描绘神话和传说的主题东方艺术风格常常描绘神话和传说的主题,这些作品追溯到数千年前的中国文化,如书法艺术、绘画艺术、陶艺和石雕艺术等。
这些艺术品的特色是其装饰性和象征性,表现出一种神秘的、非凡的气息。
三、现代艺术的探索与创新现代艺术创始于19世纪末,当时欧洲艺术家们开始挑战常规的艺术表达方式。
现代艺术的特点是其对材料、技术的探索和创新,以及对现实生活的直接表达。
艺术史:欧洲文艺复兴时期的艺术风格

艺术史:欧洲文艺复兴时期的艺术风格欧洲文艺复兴时期,被认为是艺术史上的一个重要时期。
在这个时期,艺术家们对古代文化的热爱以及独特的创造力使得文艺复兴艺术成为一种革命性的艺术风格。
在这篇文章中,我们将探究欧洲文艺复兴时期的艺术风格,从绘画到雕塑,从建筑到文学,一步步地揭开这个时期的神秘面纱。
1. 文艺复兴的起源和背景欧洲文艺复兴指的是14世纪到17世纪之间,从意大利开始向欧洲其他国家扩展的一场文化和艺术运动。
这个时期的艺术家们对古代希腊和罗马文化的追求以及他们对自然的研究成为了文艺复兴时期艺术的特征。
2.五大艺术品类欧洲文艺复兴时期的艺术主要包括绘画、雕塑、建筑、音乐和文学。
这五大艺术品类共同构成了这个时期独特的艺术风格。
2.1 绘画在欧洲文艺复兴时期,绘画成为了一种非常重要的艺术形式。
著名的艺术家如达芬奇、米开朗基罗和拉斐尔等都在这个时期创作了许多经典的绘画作品。
他们运用了透视、光影和人物形象的精细表现等技巧,使得他们的作品具有了更真实、更立体的感觉。
2.1.1 透视透视是文艺复兴绘画的一项重要技术。
通过运用透视,艺术家可以使得画面中的物体具有深度和立体感。
这种技术使得观众能够更好地沉浸在艺术品中,感受到真实的空间和物体。
2.1.2 光影光影是另一种文艺复兴绘画中常用的技术。
通过运用光影效果,艺术家可以创造出更加生动和真实的画面。
这种技术可以使得观者们感受到画面中的人物和物体所处的光线环境,增强了观看体验的感官效果。
2.2 雕塑在欧洲文艺复兴时期的雕塑艺术中,艺术家们追求真实和精细的效果。
他们通过对人物形象的细腻表现和注重人体比例的准确描绘,塑造出了许多杰作。
米开朗基罗的《大卫》和维特鲁威的《大理石雕像》等作品都是当时艺术的代表。
2.3 建筑欧洲文艺复兴时期的建筑以古典建筑为主要风格。
希腊和罗马的建筑风格成为了这个时期最受欢迎的建筑风格。
这种风格强调对比和对称,追求简洁和优雅的设计。
这个时期的一些建筑如佛罗伦萨的圣母百花大教堂和罗马的圣彼得大教堂至今仍是世界上最著名的建筑之一。
欧洲的艺术风格与服饰

欧洲的艺术风格与服饰欧洲作为一个拥有悠久历史和丰富文化的大陆,自古以来一直以其多样的艺术风格和精美的服饰而闻名于世。
从古代希腊罗马时期的古典风格,到中世纪的哥特式艺术,再到文艺复兴时代的华丽装饰,欧洲的艺术风格与服饰一直在不断演变。
本文将探讨欧洲各个历史时期的主要艺术风格以及相应的服饰特点。
一、古代希腊罗马时期古代希腊罗马时期的艺术风格被称为古典主义,强调对人体的形态、比例和和谐的追求。
在服饰方面,古希腊男子通常穿着简单的长袍,而女子则穿着华丽的连衣裙,裙摆飘逸,强调曲线美。
古罗马时期的服饰则更加复杂,男子穿着长袍和披肩,女子穿着被称为托加的宽松长袍。
古典风格的艺术与服饰给后世的影响深远,成为了欧洲艺术的重要基石。
二、中世纪的哥特式艺术中世纪的哥特式艺术崇尚宗教与神秘主义,以其巨大的教堂建筑和精美的艺术品而闻名。
服饰方面,哥特式时期的男女服饰都强调垂直线条和尖角形状。
男子通常穿着长袍和斗篷,而女子则穿着贴身的长袍和宽松的外袍。
这种风格在服饰上注重装饰,常常使用金丝绣和宝石等材料,展现出奢华的气质。
三、文艺复兴时期的华丽装饰文艺复兴时期是欧洲历史上艺术与文化的重要时期,以其追求现实主义和人文主义的精神而著称。
在这个时期,服饰逐渐多样化,注重个性和细节的表现。
男子通常穿着贴身的上衣和宽松的长裤,而女子则穿着蓬松的裙子和华丽的饰物。
文艺复兴时期的艺术与服饰以其细腻的纹理和丰富的色彩给人留下了深刻的印象。
四、巴洛克时期的奢华与浮华巴洛克时期是17至18世纪欧洲艺术发展的重要阶段,以其奢华和浮华而闻名。
在服饰方面,男子穿着宽松的上衣和长裤,女子则穿着华丽的连衣裙和蓬松的宽裙。
装饰方面注重金属丝绣、宝石和珠宝等材料的运用,使服饰更加华丽。
巴洛克时期的艺术与服饰充满了繁复的细节和装饰,展现了当时社会的奢靡和浮华。
总之,欧洲的艺术风格与服饰在历史上经历了多次演变和融合。
从古代希腊罗马时期的古典风格,到中世纪的哥特式艺术,再到文艺复兴时期的华丽装饰和巴洛克时期的奢华与浮华,每个时期都有其独特的特点。
文艺复兴时期欧洲艺术的风格和特点

文艺复兴时期欧洲艺术的风格和特点在欧洲文艺复兴时期,艺术和文化被重新繁荣起来,成为了整个时代的重要组成部分。
在这个特殊的历史时期,欧洲的艺术家们以前所未有的方式探索了人类的本质和世界的本质,并为未来几个世纪的艺术界开辟了新的方向。
本文将讨论文艺复兴时期欧洲艺术的风格和特点。
一、形式方面的特点在文艺复兴时期,欧洲艺术的形式经历了一些明显的变化。
首先,画作的透视呈线性和遵循科学原则,这是画家用透视来表现深度的经典方式。
这种方式被广泛应用于描绘建筑物的立面、描绘城市街景以及描绘景物的远景。
其次,欧洲艺术家们更多地关注了人体的比例和解剖学方面的表现,体现在画作中的人物形象更为真实、生动,人物的肌肉和筋骨形态更明显。
此外,画作的颜色使用更充分,混合也更熟练。
在从暗到明、从浅到深的变化中,红、蓝、黄三色具有主导地位。
文艺复兴时期欧洲艺术的主要特点之一是追求真实的表现。
艺术家们尝试通过物理学和解剖学的知识,绘制出更真实、更生动的画作。
他们在这方面的成就为后世艺术界提供了可供学习的范例,并在整个艺术史上占据了重要地位。
二、主题方面的特点文艺复兴时期欧洲艺术的主题广泛且多样。
在这个时期,欧洲艺术家们探讨了许多不同的主题和话题,从宗教到贵族阶级的肖像,从风景到战争,以及从私人领域到公共领域的许多主题。
艺术家们向着自然主义和真实主义的方向探索,为现代素材主义艺术打下了基础。
一个特别重要的主题是著名的“圣经主题”,这是指文艺复兴时期壁画和油画中描绘圣经故事的一类主题。
这些画作一些反映出欧洲艺术家们对圣经故事的深入理解,同时还把这些故事与欧洲现实生活中的事件联系起来。
比如,拉斐尔的“西斯廷圣母”是一幅献给玛丽亚众人的圣像,被认为是文艺复兴时期最伟大的杰作之一。
三、文化和社会方面的特点欧洲文艺复兴时期是人文主义的黄金时代。
人文主义特点体现在对人的尊重、个人能力的强调和知识的追求。
文艺复兴时期的欧洲艺术家们表现出对人文主义哲学的极大兴趣,他们对人类的本质和世界的本质的探索,代表了文化和社会的变革。
文艺复兴时期欧洲艺术的风格和特点分析

文艺复兴时期欧洲艺术的风格和特点分析在15世纪末到16世纪初,欧洲发生了一场文化运动,即文艺复兴时期。
这场运动影响了欧洲的许多领域,包括艺术。
在文艺复兴时期,欧洲艺术的风格和特点发生了深刻的改变,这一时期的艺术作品颇具标志性和影响力。
本文将分析文艺复兴时期欧洲艺术的风格和特点,并解释其影响和意义。
1. 重新追求典范文艺复兴时期欧洲艺术的风格和特点之一是对古代艺术的追求和研究。
文艺复兴时期的艺术家们意识到,古代艺术所表现的人体比例、形态、线条、颜色、纹样等方面是经过深思熟虑的,在这些方面达到了极致的繁荣。
于是,他们开始借鉴古代艺术,并在这个基础上进行创作。
其中最有代表性的是意大利艺术家米开朗基罗的作品《大卫像》。
它是米开朗基罗在文艺复兴时期创作的雕塑作品,表现了圣经中大卫打败巨人歌利亚的场景。
该作品在艺术史上具有非常高的地位,因为它体现了文艺复兴时期欧洲艺术追求的理想典范,并对后来的艺术产生了深远的影响。
2. 增加透视和三维效果文艺复兴时期欧洲艺术的另一个特点是增加了透视和三维效果。
在古代艺术中,经常看到的是一种简单的平面图形,对于物体的空间感和深度感并没有很好地表现。
而在文艺复兴时期的欧洲艺术中,艺术家重视“字面细节”的绘画方式,并使用透视技巧,尝试在画面中表现出更为精细和切实的三维感。
例如,莱昂纳多·达·芬奇的作品《蒙娜丽莎》,画面采用了线性透视的技法,增加了人物的立体感,与古代艺术的平面感截然不同。
3. 画布和颜料的制造文艺复兴时期欧洲艺术的其它特点还包括画布的改良和颜料的制造。
文艺复兴时期的画布在绘画上发挥了更大的作用,因为画布可以被拉成巨大的纸张,使画面增大,表现更富细节。
此外,颜料的制造也发生了变化,艺术家们开始使用油彩,从而能够更好地掌控颜色的层次和深浅,使画面更加细腻。
总的来说,文艺复兴时期欧洲艺术风格和特点的变化是一次追求完美的运动。
艺术家们恢复了古代艺术的精髓,并采用透视和三维效果的绘画方式,使画面更加细腻且具有层次感。
欧洲文艺复兴时期的艺术风格

欧洲文艺复兴时期的艺术风格在欧洲文艺复兴时期,艺术风格经历了一个全面的转变。
这个时期的艺术作品强调人类文化和艺术的重要性,尊重自然界和古代文明的研究,并反映了人类的信仰和价值观。
艺术家们以逼真的手法和精湛的技巧创作了众多的杰作。
文艺复兴时期的艺术特点是注重对人体、自然和空间的准确再现。
艺术家们通过对人体和自然的仔细观察和研究,追求真实感和比例的完美。
与中世纪晚期的风格相比,文艺复兴时期的艺术作品更加现实,展现了人体的动态和生动的情感。
在绘画领域,杰出的艺术家如达·芬奇、拉斐尔和米开朗基罗通过使用透视和光影效果,为观众创造了逼真的画面。
他们的作品注重细节,运用明暗对比和透视技巧,给人以强烈的空间感和立体感。
比如达·芬奇的《蒙娜丽莎》和米开朗基罗的《创造亚当》都是文艺复兴时期最杰出的绘画作品之一,它们通过技术上的精湛和对细节的关注,展现出非凡的艺术成就。
在建筑领域,文艺复兴时期的建筑风格主要以古罗马和古希腊的建筑为基础,并加入了新的创新和风格。
建筑家们使用大理石、圆柱和穹顶等元素,创造出华丽而庄严的建筑作品。
例如位于意大利的梵蒂冈圣彼得大教堂就是一个经典的文艺复兴时期建筑的例子,它拥有壮丽的圆顶和精细的雕刻,体现了当时对宗教信仰的极高崇拜。
雕塑也是文艺复兴时期的重要艺术形式之一。
艺术家们通过石灰石、大理石等材料,创作了许多精美的雕塑作品。
这些雕塑作品以人体为主题,追求真实感和完美的比例。
米开朗基罗的《大卫像》和多梅尼科·吉伦达伊奥利的《大卫和哥利亚斯头颅》是文艺复兴时期最著名的雕塑之一,它们都展现了在艺术家对人体表现上的卓越技巧。
此外,文艺复兴时期的艺术还受到宗教和政治力量的影响。
教堂和政治家经常支持和资助艺术家的创作,以加强自己的地位和声望。
这为文艺复兴时期的艺术创作提供了巨大的支持和推动力。
总结起来,欧洲文艺复兴时期的艺术风格突出了对人体、自然和空间的准确再现。
艺术家以高超的技巧和精湛的绘画、建筑和雕塑功底,创作了许多令人惊叹的作品。
认识艺术的风格与流派

认识艺术的风格与流派艺术作为人类创造力的一种表现形式,有着丰富多样的风格与流派。
本文将介绍一些常见的艺术风格与流派,帮助读者认识艺术的多样性与魅力。
一、古典主义风格古典主义是欧洲艺术中的一种风格,主要表现为追求完美与对称的审美观念。
古希腊与罗马古代艺术对其有很大影响,代表作品有米开朗基罗的雕塑作品《大卫》,以及帕拉第奥神庙等建筑。
二、文艺复兴风格文艺复兴是欧洲14至17世纪的一种艺术运动,主要表现为对古代文化的回归与重新解读。
代表画家有达·芬奇、拉斐尔等,代表建筑有意大利的圣彼得大教堂。
三、印象派流派印象派是19世纪末期法国的一种绘画流派,强调光与色彩的变化与效果。
代表画家有莫奈、马奈等,代表作品有《日出》、《睡莲》等。
四、现实主义风格现实主义强调对真实生活的描绘与描述,反对浪漫主义的虚构与夸张。
代表作家有巴尔扎克、马克·吐温等,代表作品有《荒原狼》、《哈克贝利·费恩历险记》等。
五、表现主义流派表现主义是20世纪初的一种艺术流派,强调对内心感受与情感的表达。
代表画家克里姆特、莫迪利亚尼,代表作品有《吶喊》、《波本凶杀案》等。
六、抽象艺术风格抽象艺术摒弃了传统艺术对客观事物的描绘,而是注重对形式、色彩、线条等元素的表达。
代表画家有康定斯基、毕加索等,代表作品有《星夜》、《格尔尼卡》等。
七、后现代主义流派后现代主义是对现代主义的一种批判与反思,追求多样性、破碎性与随机性的表现形式。
代表艺术家有安迪·沃霍尔、达米安·赫斯特等,代表作品有《象征消费者社会的肖像》、《分裂的个体》等。
以上只是艺术风格与流派中的一部分,每一种风格与流派都有其独特的特点与价值。
通过对不同风格与流派的了解,我们可以更好地欣赏与理解艺术作品,丰富自己的审美与文化素养。
艺术的风格与流派不断演变与发展,新的风格与流派不断涌现。
在当代艺术中,我们可以看到许多前卫与实验性的作品,它们突破传统的束缚,以全新的视角与手法探索艺术的可能性。
19个欧美主要艺术画派简介

19个欧美主要艺术画派简介西方画派主要有:佛罗伦萨画派、威尼斯画派、尼德兰画派、荷兰画派、佛兰德斯画派、学院派、古典主义画派、浪漫主义画派、巴比松画派、拉斐尔前派、桥派、欧尔飞派、巴黎派、达达派、形而上画派、抽象表现派、移动派、野兽派、超现实主义。
下面就将这十九个画派进行分别介绍。
古典与反古典,是西方传统能够绘画艺术的两大主流。
古典的趣味偏重理性,在形式上的特点尤其表现在重视素描而轻视色彩之上;反古典则热衷与情感,它不详古典主义那样追求庄严、静穆、单纯、和谐的古典意蕴,而是强调自由、放纵的精神和富丽、壮观的气势,动荡激越的精神,在巴洛克和浪漫主义艺术中充分表现出来,前者表现了对于文艺复兴古典趣味的反动,后者则体现出与新古典主义的格格不入。
佛罗伦萨画派意大利文艺复兴时期的第一个重要画派。
早期代表画家有乔托(约1267~1337)、马萨丘(1401~1428)、乌且罗(1394~1475)等。
盛期代表画家有达·芬奇(1452~1519)、米开朗基罗(1475~1564)、拉斐尔(1483~1520)。
自14世纪起,意大利文艺复兴运动首先从当时经济和文化中心的佛罗伦萨开始。
这一画派,在绘画艺术方面,以人文主义思想为主导,改变中世纪绘画平面装饰的风格,继承古希腊、古罗马的雕塑艺术的传统,运用科学方法认识造型规律,形成以集中透视来表现的、具有明暗效果和三度空间感的绘画技法。
题材虽多为宗教神话故事,但已用以表达新兴资产阶级的理想和愿望。
除油画外,多创作大幅湿壁画。
16世纪下半叶后,随着佛罗伦萨的经济衰落、政治反动的趋势,绘画艺术也逐渐暗淡,画家们盲目崇拜前辈的结果,逐渐走向“风格主义”以及艺术家流落到其他城市,威尼斯、米兰、罗马等画派随之蜂起。
威尼斯画派意大利文艺复兴盛期最有艺术特色的画派。
威尼斯共和国14世纪起成为东西方贸易中心,经济、文化日益繁荣,给绘画艺术带来了新起色。
原受拜占庭影响,15世纪吸收了以乔托、达·芬奇、拉斐尔、米开的基罗等大师为代表的佛罗伦萨画派的经验,走上新的发展道路。
艺术欣赏:了解欧洲绘画艺术史的10个重要时期

艺术欣赏:了解欧洲绘画艺术史的10个重要时期1. 文艺复兴时期(14世纪末至17世纪初)在文艺复兴时期,人们热衷于重新发掘并模仿古希腊和古罗马的艺术,并将其与基督教题材相结合。
文艺复兴时期的绘画作品注重逼真的人物形象、透视和色彩运用。
2. 巴洛克时期(17世纪)巴洛克风格强调感性、戏剧性和虚构性,在宗教和宫廷绘画中得到广泛应用。
巴洛克绘画以浓郁的色彩、动态的构图和明暗对比为特点。
3. 古典主义时期(18世纪)受到古希腊和古罗马艺术的影响,古典主义追求平衡、对称和理性。
这一时期强调清晰而有序的构图、稳定的色彩,常以历史和神话题材呈现。
4. 浪漫主义时期(19世纪早期至中叶)浪漫主义艺术强调个人情感、想象力和超自然的元素。
绘画作品多以自然景观、婚姻和宗教题材为主,追求表达内心感受和情绪。
5. 印象派(19世纪末至20世纪初)印象派艺术家试图捕捉瞬间的光影变化和视觉印象,注重快速、轻巧的笔法和鲜艳的色彩运用。
他们常常在户外直接作画,并追求真实而生动的描绘。
6. 表现主义(20世纪初)表现主义正面反对传统的艺术形式,强调个体经验和情感的表达。
表现主义绘画以扭曲变形的形象、夸张的色彩和明暗对比为特点,以此凸显内心体验和社会问题。
7. 立体派(20世纪初)立体派挑战传统绘画的透视规律,将物体从多个角度呈现在同一个画面上。
立体派作品常常由几何形状拼贴而成,给人一种立体感。
8. 超现实主义(20世纪中期)超现实主义追求超越现实世界的想象和潜意识,作品中常出现超乎常理、梦幻般的形象。
超现实主义绘画以精确的细节和变形的表达方式为特点。
9. 抽象表现主义(1940年代至1950年代)抽象表现主义艺术家试图通过情感和冲动来创作作品,注重用线条、色彩和形状表达内在的情感状态。
这一时期的绘画充满了活力和动态性。
10. 当代艺术当代艺术包括各种风格和流派,其特点是多样性、前卫性和对传统艺术观念的挑战。
由于当代艺术发展迅速且涉及广泛,无法给出具体描述,但它提供了广阔的创作空间。
欧洲各国的传统民间艺术与表演艺术

欧洲各国的传统民间艺术与表演艺术欧洲是一个拥有丰富多样文化遗产的大陆,各个国家都有自己独特的传统民间艺术和表演艺术。
这些艺术形式承载着当地人民的智慧、历史、价值观和生活方式,丰富了欧洲的文化多样性。
本文将带您走进欧洲各国,了解他们独特而富有魅力的传统民间艺术和表演艺术。
一、意大利:歌剧的故乡在意大利,歌剧是最具盛名的表演艺术形式之一。
意大利歌剧起源于16世纪,通过音乐和剧情的结合,向世人展示了精湛的声乐技巧和戏剧表演。
威尼斯的圣马可剧院、米兰的斯卡拉剧院以及罗马的意大利歌剧院等著名场地,吸引了无数观众。
意大利歌剧不仅有着动人的旋律和戏剧张力,更是一种精神的寄托,反映了意大利人情感丰富的性格和对艺术的热爱。
二、法国:巴黎的文艺复兴法国作为欧洲文艺复兴的中心之一,以巴黎作为艺术之都享誉世界。
在法国,传统民间艺术形式如马戏团、皮影戏和人偶剧等独具一格。
马戏团给人们带来了欢乐和惊喜,巴黎的蒙马特艺术区更是孕育了现代马戏团的独特风格。
而皮影戏和人偶剧则承载着法国的历史和文化,通过精致的皮影和人偶,讲述着古老的故事和寓言。
这些艺术形式让人们感受到法国浪漫与精致的一面。
三、西班牙:弗拉明戈的激情西班牙的传统艺术形式中,弗拉明戈是最受世界瞩目的表演艺术之一。
弗拉明戈通过舞蹈、音乐和歌唱,表达了西班牙人独特而激情的情感。
弗拉明戈的舞蹈动作优雅而热情,表情和手势充满了情感的张力。
西班牙的塞维利亚和格拉纳达等城市,是弗拉明戈艺术的发源地和盛行之处。
在西班牙的夜晚,走进一家弗拉明戈表演场馆,您将被身临其境的激情所深深吸引。
四、希腊:古老的戏剧传承希腊是戏剧艺术的诞生地,希腊戏剧在欧洲乃至全世界都有着重要的地位。
古希腊的悲剧和喜剧是戏剧史上的经典之作,它们通过剧情和舞台表演,反映了希腊人民对生活的思考和对人性的探索。
如今,游客可以在希腊的剧院遗址中欣赏到由当地艺术家演绎的古典戏剧,追溯到数千年前的艺术历史。
希腊的戏剧文化不仅是文化遗产,更是人们对智慧、道德和人类命运的思考。
欧洲十大艺术风格

欧洲十大艺术风格一、拜占庭艺术风格:由于罗马帝国的东迁,使得有机会出现融合东西方艺术形式的拜占庭艺术。
在艺术的成就上,此时所强调的是镶贴艺术,追求缤纷多变的装饰性。
同样,这种特色也反映在服装上。
例如:在男女宫廷服的大斗篷、帽饰以及鞋饰上都出现了镶贴、光彩夺目的珠宝和充斥着华丽图案的刺绣。
这些情形有别于同时期在欧洲地区的服饰,营造出一种既融合东西方又充满华丽感的服饰装饰美。
二、国际哥特艺术风格:“哥特式”原本是指源自20世纪的一种建筑风格,很快这种风格便影响到整个欧洲,而且反映在绘画、雕刻、装饰艺术上,形成一种被誉为国际哥特风格的艺术形态。
这种风格主要的表现是建筑上的”锐角三角形”,同时也深深的影响了当时的服饰审美及服饰创造。
例如:在男女服饰的整体轮廓上,在衣服的袖子上,以及鞋子的造型上、帽子的款式上,等等,都充分呈现出锐角三角形的形态。
三、巴洛克艺术风格:巴洛克艺术风格原本是指17世纪强调炫耀财富、大量使用贵重材料的建筑风格,也因此牵动影响到当时艺术全面性的变革。
巴洛克的字义源自葡萄牙语,意指"变了形的珍珠",也被引用作为脱离规范的形容词。
巴洛克虽然承袭矫饰主义,但也淘汰了矫饰主义那些暧昧的、松散的形式。
由于受到巴洛克艺术风格的影响,在西洋服装史上,甚至用"巴洛克风格"一词,来代称17世纪欧洲的服装款式。
四、洛可可艺术风格:"洛可可"一词源自法国字汇“Rocaille”,由此演变而来,其意思是指岩状的装饰,基本是一种强调C型的漩涡状花纹及反曲线的装饰风格。
这种风格源自1 715年法国路易十四过世之后,所产生的一种艺术上的反叛。
r洛可可艺术风格与巴洛克艺术风格最显著的差别就是,洛可可艺术更趋向一种精制而幽雅,具装饰性的特色。
这种特色当然影响到当时的服装,甚至以"洛可可"一词代表法国大**之前18世纪的服装款式。
五、新古典主义艺术风格:新古典主义艺术风格兴起于18世纪的中期,其精神是针对巴洛克与洛可可艺术风格所进行的一种强烈的反叛。
欧洲文艺复兴的艺术风格与文化意义

欧洲文艺复兴的艺术风格与文化意义欧洲文艺复兴是人类历史上最为杰出的一个时代,这个时代以独特的艺术风格和创新的文化意义给后人留下了深刻的印象。
文艺复兴时期从14世纪初到17世纪末,是一个风起云涌的时代,这个时代不仅是人类迈向现代的关键时期,同时也是文化、艺术的复兴时期,是一个艺术史上具有重要影响的发展时期。
一、欧洲文艺复兴的艺术风格1.建筑艺术文艺复兴时期,欧洲出现了众多宏伟壮观的宫殿、教堂、城堡和市政大厦等建筑,它们的设计风格以荷兰、意大利、法国和英国古代建筑为蓝本,具有繁复的结构和精美的雕刻,体现了作者对于结构、比例、对称等要素的精密追求,以及对于美学原则的执着追求。
2.绘画艺术艺术家们通过对人物、事物和自然现象的提炼、创造和深化,使绘画风格更加具有个性和艺术特色。
文艺复兴时期绘画的艺术风格,以色彩浓郁、轮廓明显和形象逼真为特点,渲染出了丰富而细腻的情感,并注重人物神态、表情、服饰和构图,在尺寸、色彩、调子、手法等方面,达到了更高的高度。
3.雕塑艺术文艺复兴时期的雕塑艺术不仅注重在外形上的刻画,更注重在内在性格和感性表达上发挥。
雕塑对象对于文艺复兴时期的艺术家而言,有巨大的内涵和意义,在表现上也表现出突出的个性和时代感。
此时雕塑艺术作品的色彩、细腻度、服饰等细节都得以进一步挖掘和实现。
二、欧洲文艺复兴的文化意义1.人文主义文艺复兴时期的人文主义是欧洲文化史上的一个重要概念,它是一种崇尚人类独立思考、探究自然、当前、未来等问题的思想和运动。
在人文主义的推动下,文艺复兴时期人们思想解放和文化繁荣,成为社会各界共同追求的目标。
2.自然主义自然主义是文艺复兴时期文化的一种表现形式,在文艺复兴时期,自然成为文艺复兴艺术家们广泛探索的对象。
对于艺术家而言,探索自然,是为了更好地表达对于自然的理解和解释,也是为了更好地表现出人与自然的关系。
3.科学思想文艺复兴时期,德国、荷兰、英国、法国和意大利这些欧洲国家逐渐开始吸纳宗教与哲学以外的知识,以科学思想为核心,从而推进了自然科学、数学、医学、机械工程等学科的发展。
史上最全的西方艺术流派整理!可修改全文

在美术史上,人们把12世纪后,以建筑样式的变化而开始的艺术风格称之为“哥特式风格”。
“哥特”一词本源于西欧的一个民族“哥特人”,有野蛮、怪异的意思,但哥特艺术并非哥特人所造,它出现的时候,“哥特人”早已溶化在西欧其他民族之中了。
因此哥特式艺术决不能说是“粗野”的。
哥特式艺术包括建筑、雕刻,在建筑上体现得尤为明显。
确切的说,哥特式的建筑艺术是指中世纪最后300年——12至14世纪流行的一种新的建筑(包括其中的雕刻绘画)艺术样式。
法国则是它的故乡。
2.文艺复兴(14th)文艺复兴式艺术风格指发源于意大利,在14至16世纪影响遍及全欧的一种富有革新精神的人文主义艺术风格。
“文艺复兴” 一词来自法文, 原意为“重新出生”,在此指'古典文化的再生”。
文艺复兴艺术的开端,可追溯到14世纪初期意大利人比萨诺父子的雕刻、契马部埃的绘画及其弟子乔托的绘画和建筑设计。
他们的作品开始突出“人本主义”的思想,在内容上大胆肯定人生与自然,在形式和技巧上注重对人与自然的科学研究,并借“回到古代去”之口号来摄取古希腊罗马的建筑、雕刻和绘画经验,在风格上则体现出哥特式艺术与古典艺术的结合及在此基础上的新突破。
3.巴洛克艺术(17th)巴洛克艺术是指17世纪风行于欧洲的一种艺术风格。
“巴洛克”一词源于西班牙语及葡萄牙语的“变形的珍珠”。
巴洛克艺术潮流对当代艺术设计产生了巨大而深远的影响。
波及到雕刻、绘画、家具、服装、音乐等领域。
其代表作家作品有普杰的《克罗托那的米罗》、卡拉瓦乔的《埋葬基督》、卡尔德隆的《人生如梦》等。
巴洛克艺术的特点主要有:1豪华的特色,它既有宗教的特色又有享乐主义的色彩;2激情的艺术,它打破理性的宁静和谐,具有浓郁的浪漫主义色彩,强调艺术家的丰富想象力;3运动与变化是巴洛克艺术的灵魂;4关注作品的空间感和立体感;5综合性,巴洛克艺术强调艺术形式的综合手段,例如在建筑上重视建筑与雕刻、绘画的综合,此外,巴洛克艺术也吸收了文学、戏剧、音乐等领域里的一些因素和想象;6浓重的宗教色彩;7大多数巴洛克的艺术家有远离生活和时代的倾向,如在一些天顶画中,人的形象变得微不足道,如同花纹一般。
欧洲的民间艺术与手工艺品

欧洲的民间艺术与手工艺品欧洲是一个拥有悠久历史和丰富文化遗产的大陆,民间艺术与手工艺品在欧洲的发展历程中扮演着重要的角色。
从古代起,欧洲各个国家的民族文化交融,形成了多样化的艺术风格和独特的手工艺品制作技艺。
本文将介绍欧洲各地的民间艺术和手工艺品,以及它们背后的文化与历史内涵。
一、民间艺术1. 北欧的织物艺术北欧地区以挪威、瑞典和丹麦为主,这里的民间艺术以其精致而富有生命力的织物而闻名。
北欧的织物艺术融合了当地自然环境、神话传说和民俗习惯,形成了独特的艺术风格。
北欧织物常使用鲜艳的颜色和复杂的纹样,呈现出清新、活泼的效果。
2. 地中海的陶艺地中海地区包括希腊、意大利和西班牙等国家,这里的陶艺源远流长,有着丰富多样的风格。
希腊的陶艺以其古典而雅致的造型而著称,常以神话中的人物和故事为题材;意大利的陶艺则以彩绘和多彩的釉面为特点,常用来装饰居住空间;西班牙的陶艺则以鲜艳的色彩和复杂的几何纹样为主,充满了浓厚的摩尔风情。
3. 东欧的木雕艺术东欧地区包括波兰、捷克和匈牙利等国家,这里的木雕艺术承载着深厚的乡土文化和宗教信仰。
东欧的木雕作品常以民间故事、传说人物和神话为题材,栩栩如生地刻画出人物形象和情节。
这些作品不仅注重雕刻技艺的精湛,更重要的是传递出东欧人民对生活和信仰的热爱与追求。
二、手工艺品1. 意大利的玻璃制品意大利是世界上最著名的玻璃制品产地之一,尤其以威尼斯的玻璃制品最为著名。
威尼斯玻璃制品以其精湛的制作工艺和华丽的装饰而闻名于世。
从古至今,威尼斯的玻璃工匠们一直秉承着独特的技艺,制作出许多精美的吊灯、花瓶、饰品等。
2. 法国的刺绣艺术法国刺绣艺术源远流长,以其细腻的手法和精致的图案而受到全球的赞誉。
法国的刺绣作品常使用丝线和珠子等材料,刺绣出丰富多彩的图案和立体效果。
无论是宫廷绣品还是民间绣品,都展现了法国人对美的追求和对艺术的热爱。
3. 德国的木偶德国木偶艺术源于十七世纪,至今已有数百年的历史。
欧洲中世纪美术发展的历程

欧洲中世纪美术发展的历程
5. 哥特式艺术(12世纪至16世纪):哥特式艺术是中世纪晚期的一种艺术风格,以其高 大而细致的建筑风格和尖顶拱门而著名。教堂建筑成为哥特式艺术的代表,同时绘画和雕塑 也得到了发展。
这些阶段的美术发展在欧洲中世纪的不同时期和地区都有所不同,但整体上都受到了宗教 和教会的影响,以宗教题材为主,强调宗教信仰和教义的表达。同时,艺术作品也逐渐从教 堂领域扩展到了城市和贵族的宫殿,为中世纪的文化世纪美术发展的历程
3. 罗曼式艺术(11世纪至12世纪):罗曼式艺术是中世纪早期的一种艺术风格,以其厚 重、坚固和宏伟的建筑风格而闻名。教堂建筑成为重要的艺术表现形式,以拱顶、尖拱和尖 塔为特点。
4. 高卢-罗曼式艺术(12世纪至13世纪):高卢-罗曼式艺术是罗曼式艺术的延续和发展 ,主要流行于法国和英国。它的特点是更加精细和复杂的装饰,包括雕塑、彩绘玻璃和壁画 等。
欧洲中世纪美术发展的历程
欧洲中世纪美术发展的历程可以大致分为以下几个阶段:
1. 早期基督教艺术(4世纪至6世纪):在罗马帝国基督教化之后,早期基督教艺术开始 出现。这一时期的艺术作品以壁画、马赛克和雕塑为主,主题多是基督教的宗教故事和圣徒 形象。
2. 卡洛林艺术(8世纪至10世纪):卡洛林艺术是在查理曼帝国时期兴起的一种艺术风格 。它的特点是简洁而有力的几何图案和装饰,主要表现在书法、绘画和建筑中。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
欧洲五大艺术风格分别为罗马式风格、哥特式风格、文艺复兴式风格,巴洛克式风格以及罗可可艺术风格罗马式艺术风格现在人们普遍所说的罗马式建筑,罗马式花园,罗马式画风都是指欧洲在11~13世纪的艺术风格,主要泛及整个西欧和大部分中欧地区。
主要表现在建筑,绘画等主要艺术作品当中。
其中因地域不同而又各有区别。
在建筑方面,最典型的是教堂罗马式教堂建筑艺术自公元1096年开始的十字军东侵,使欧洲兴起宗教的热潮,封建主对宗教的狂热达到如醉如痴境地,他们全力为自己领地兴建规模壮观的教堂和修道院,建筑史上称这种新形制为“罗曼内斯克”即罗马式。
而这个时期的其他造型艺术如雕塑、绘画等都成为与教堂不可分割的装饰部分,因此在美术史上统称为“罗马式”。
罗马式建筑外观巨大、繁复,但装饰简单大方。
最特别的是建筑的屋顶,罗马式风格建筑的设计都是一拱顶为主,以石头的曲线结构来覆盖空间。
看过《达芬奇的密码》吗?里面提到的拱顶石就是建造拱顶最重要也是最后才放入的。
说到罗马式建筑不得不提到雕塑。
教堂雕塑也是十分典型的,其在教堂建筑中是画龙点睛的一笔。
在中世纪的欧洲,人们认为艺术不应该独立存在,每种艺术都得以自身的手段和方式为建筑所创造。
在这样的观念下。
雕塑、绘画都是臣服建筑这个主体。
常常运用杏型结构(?)在罗马式风格影响下,雕塑家把作品创作得紧凑、复杂、色彩丰富。
在不同国家有着不同风格.德意志的很具感染力;意大利的神圣;西班牙的很简单。
当时的绘画风格多用象征性的手法来表现活动或环境,不是很注重真实的表达。
而更多的是表现人物,运用了夸张、变形等构图,强调整体效果,突出细节。
哥特式艺术风格起源和发展与11世纪和12世纪,由于社会的新阶级-中产阶级的崛起,他们不再为贵族所用。
成为自由贸易者和手工艺制造者。
随着王权的限制,商业和城镇开始发展起来。
其实在中世纪,宗教统治几乎可以抗衡王权的威力,而那些神职人员可以说对建筑物建造风格影响很大,他们成为了城市里主要角色。
而宗教资产也十分雄厚,主教和资产阶级投资,建造更加宏伟的新教堂.哥特式教堂中每一种构造元素都很高耸,尖细。
就象指向天空的利剑,仿佛屋顶直通天堂。
尽其所能的接近上帝,这就是哥特式建筑千方百计想要实现的。
最著名的就是大名鼎鼎的巴黎圣母院了哥特式教堂建筑还有一个明显的特点,就是没有实体墙壁,而是利用雕塑装饰来追求轻佻飞扬,垂直的风格。
雕塑不再是臣服于建筑,地位与前面提到的罗马式建筑中的雕塑提高了一个很高的档次,而且创作的精细程度也是叹为观止的。
在哥特式艺术风潮盛行的时代,由于教堂没有可供作画的实体墙壁,所以,教堂壁画在那个时期是几乎看不到的。
但是,民间的世俗壁画依然存在,内容多是骑士和宫廷故事。
哥特式风格的绘画表现出一派美好和谐,没有痛苦和折磨的世界,显然,这是不可能实现的。
因此,哥特式绘画又被人评论为脱离现实的绘画风格。
其实,当时大有发展的是一些次要艺术,比如:玻璃彩绘、挂毯等等文艺复兴式艺术风格起源于15世纪初意大利的佛罗伦萨,也是影响近现代艺术风格最明显的一种艺术风格之一。
这个时期的建筑虽相对来说没有绘画出彩,但是也可以说得上大有成就,大胆运用“透视法”就是在这个时期兴起的。
也就是这样,艺术和实际工程融入一起,应该算得上是“设计”了吧。
随着这个观念的产生,以前被称为“工匠”的艺术家们变成了知识分子的身份,也许就是“设计师”的鼻祖。
列奥纳多·达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔.这三个伟大的人为世界艺术节,科学界,文学界留下了大量宝贵的遗产巴洛克式艺术风格巴洛克一词原来意思是长得不好看的珍珠,指怪诞、扭曲的艺术作品。
现在我们定义的是浪漫、愉悦、多彩多姿。
整个17实际至18世纪中叶,巴洛克式艺术席卷了整个欧洲,有些甚至到了拉丁美洲。
特点是外形自由,追求动态,喜好富丽的装饰和雕刻、强烈的色彩,常用穿插的曲面和椭圆形空间。
在当时以宗教思想为主的近代,它的出现确实违背了教会认同的审美法则,所以受到主流社会的不屑。
巴洛克强调本能,追求感官刺激、喜欢幻想,一引诱人的意识为目标,因此,它被称为“天主教教堂”的艺术工具。
其实当时天主教教会正竭力吸引异教徒重返天主。
所以,必须可以展现其庄严、雄伟的气派,激起信徒的信心。
巴洛克时期的雕塑艺术分两种:一个是用来装饰或者补充建筑的,另一个是真正独立存在的雕塑。
Gian Lorenzo Bernini就是此段时期杰出的巴洛克风格的设计雕塑大师梵蒂冈圣彼得广场Piazza San Pietro就是出自他设计巴洛克式绘画风格,为了达到一种特殊的效果,通常会几种艺术风格同时运用,,艺术家可以从上到下根据视角的不同,设计出风格迥异的变化,这种风格一直延续到18世纪中期巴洛克艺术时期之后的洛可可时期,承续了文艺复兴时期的透视法,直接运用于教堂的天花板上,创作的作品华丽,雄伟。
Rembrandt Harmenszoon Van Rijin也是这个时期绘画巨匠,还有Pieter da Hoochvv、Jan Vermeer米开朗基罗也创作过巴洛克风格的作品17世纪宗教告诫人们:生命是脆弱的物质不过是过眼云烟。
这集中表现于《圣经》的《训道篇》的一切皆虚空。
光及死亡必然是17世纪道德思想的主轴。
欧洲艺术风格不仅仅只是这笼统的4个分类,多种多样的文化造就了社会多彩多姿的艺术形式,供后人慢慢揣摩。
世界多元化的发展,越是民族的就越是世界的,所以,珍惜每一种先人留给我们的文化风俗,那就是我们享用不尽的宝藏。
洛可可式艺术风格洛可可(Rococo)艺术风格产生于法国18世纪。
“洛可可”是法文“岩石”的复合词,意思是此风格以岩石和蚌壳装饰为其特色。
是巴洛克风格与中国装饰趣味结合起来的、运用多个S线组合的一种华丽雕琢、纤巧繁琐的艺术样式。
洛可可艺术风格的倡导者是蓬帕杜夫人(1721~1764),她不仅参与军事外交事务,还以文化“保护人”身份,左右着当时的艺术风格。
蓬帕杜夫人原名让娜·安托瓦内特·普瓦松,出生于巴黎的一个金融投机商家庭,后成为路易十五的情妇,被封为侯爵夫人。
在蓬帕杜夫人的倡导下,产生了洛可可艺术风格,使17世纪太阳王照耀下有盛世气象的雕刻风格,被18世纪这位贵妇纤纤细手摩挲得分外柔美媚人了。
18世纪法国艺术是洛可可的天下,而且,已经成为欧洲近代文明中心的法国宫廷,把这种靡丽之风传出国界,甚至传到中国的圆明园。
洛可可风格是宫廷艺术,这种风格是由于当时一些不严格遵循法国古典主义法则的因素而产生的,它并不是意大利巴洛克风格的必然后果。
它的遵循理论是“师法自然”。
人们都在谈论“师法自然”,但是,我们从现代角度去看,他们所谓的对自然的模仿只是让自然服从于社会的心血来潮,而这个社会并未完全做好使人真正感受到生活在自然之中,并且充满着对生活的神秘醉意的准备。
这时的艺术家们对贵族俯首帖耳,同时贵族阶级又要求他们唯命是从。
法国人的这一发明使教会中心真正转向沙龙中心,而这时的沙龙已与过去不同,各种绘画展览都被称之为“沙龙”。
画家、雕塑家、木刻家、铜板画家、珠宝商、金银器皿商、细木家俱商、理发师、裁缝、制靴匠,所有的人都对洛可可这种在结构脆弱的高雅文化基础上绽开的美艳之极的花朵趋之若鹜。
在每个角落,在高谈阔论的男子和楚楚动人的女子周围,从木器、水晶器皿、糕点、大理石、地毯到陈列柜及里面的餐具,从四轮马车到轿子,从前厅到卧室,洛可可风格无所不在。
这是上流社会的艺术,它滥用着并且吸干了艺术家们的殷勤,用窃来的爱情和移植的花朵分散了艺术家们的注意力。
这种不断向上攀缘的结构尽管放射出璀璨的光辉,但它却被禁锢在高雅文化周围,渐渐地疏远了其天然的源头。
令人遗憾的现象出现了:这种蜿蜒缠绕的曲线,限制了装饰师们在空间中实现全面发展的自由,并且总是把它导向为使人难以摆脱的社交活动服务的轨道,而这种装饰艺术正是顺应这一需要才得以问世的,它成了王公贵族的俘虏。
洛可可艺术的灵魂式人物是绘画大师弗朗索瓦·布歇。
他在天花板、屏风、车把手、门的正面、首饰盒和瓷器上,可以说在任何地方,都绘制了牧歌式和田园曲式的爱情神话故事题材。
布歇和蔼可亲,慷慨大方,注重享乐,受到男男女女的喜爱。
他和自己的时代不断地交换看法,询问个人和这个时代应该做些什么来爱这些男女,并获得他们的热爱。
他因此获得“皇家首席画家”的称号。
代表洛可可雕刻最高成就的是受蓬帕杜夫人赏识的两位艺术家:皮加尔和法尔科奈。
让.巴蒂斯特·皮加尔(1714~1785)访问过意大利,是争取罗马大奖——王家绘画雕刻学院为优秀学生提供赴设在罗马的法兰西学院进修而设立的竞赛奖,失败之后自费去的,足见他对意大利艺术的向往。
他在罗马作的《系鞋带的墨丘利》小稿,在他1741年回巴黎时,为他赢得进入王家绘画雕刻学院成为院士的荣誉,而且以此稿完成的云石像连同他的另一件作品《要墨丘利传信的维那斯》一起,被路易十五当作礼物赠给了普鲁士国王腓特烈二世。
他为蓬帕杜夫人工作了十年,以她为原型作寓意像的《妆扮友谊之神蓬帕杜夫人像》和《爱神拥抱友谊之神》非常精彩,他把这位艺术保护人表现得既高贵又亲切,既聪慧又迷人,他有别于同代雕刻家的地方是他也追求其它艺术风格,如在他去世前完成的《拔刺少女》,追随希腊古风,为他一生的创作画出句号。
他的这一面,在其学生乌东的艺术中得到了发扬。
与皮加尔齐名且是对手的艾蒂安——莫里斯·法尔科奈(1716~1791),也和皮加尔一样出自让-巴蒂斯特·勒穆瓦纳门下,也在罗马大奖争夺中败阵。
但他安心留在法国而未赴意大利“朝圣”。
他终于成为洛可可雕刻最杰出、最典型的代表人物。
他曾受命于蓬帕杜夫人,领导了著名的赛夫里陶瓷工厂,又接受俄国女皇叶卡捷琳娜二世的委托作《彼得大帝骑马像》。
法尔科奈的灵气和秀气,无人可及,他把法兰西雕刻的优雅柔美风格推到了顶点。
他凿下的年轻女性,个个都是娇小玲珑,苗条婀娜,风流妩媚,充分体现法兰西的品格,而且她们不再是吉拉东的宁芙,虽然娇美却尚不许凡人触动,而是以玉温香馨的青春之体在邀人爱怜了。
法尔科奈的作品不但造型生动,而且人物情态丰富细腻。
蓬帕杜夫人的时代造就了他。
洛可可风格是宫廷艺术,它起源于上层社会的需要。
大部分制造这种艺术品的工匠在个人生活中是与它完全无缘的。
比如塞夫里皇家瓷厂的瓷器,被用于国家的社交场合,就像今天的英国皇家将它们用于欢迎来访的外国元首的国宴上。
洛可可装饰风格本身就成为这种盛宴场合的特色。
塞夫里瓷器的设计由国王亲派的法尔科奈、布歇等艺术家完成,具体制作的工匠们没有钱也不能在日常家庭生活中使用它,只有那好赶时髦、朝三暮四的贵族使用。
这种制造和消费特有循环圈,促成了贵族互相攀比的风气和设计走向极端奢华的两种现象。
18世纪堪称是马车的黄金时代,达官贵族都拥有代表自己权势和等级的马车,相互攀比、竞相争艳。