制作音乐中的几个小诀窍
大调与小调的记忆诀窍
大调与小调的记忆诀窍感受到大调和小调的不同,记住小调和大调的记忆诀窍是一件重要的事情。
这里介绍的旋律记忆诀窍,不仅可以帮助你更快地记住大小调,而且同时也可以丰富你的音乐思维。
一、“曲线记忆法”我们常常在乐谱上看到前奏的旋律,经常是一段曲线,在低处低落,然后坠入最高处,隐晦地暗示出该旋律是小调还是大调。
因此,最容易理解和记忆大小调的最佳方式,就是利用曲线概念,用视觉语言来形象化地表示旋律,视觉化可以加深记忆,让自己容易看到曲线上向上还是向下滑动。
另外,有时候我们还可以用“L和V”来形象化示意大小调,比如,“L”形表示在小调中音程是上行的,而“V”形表示在大调中,音程是下行的。
只要把这个概念运用到旋律上,用“L和V”来区分大小调,就能比较容易记住大小调的特点,这也是一种不错的记忆诀窍。
二、“字母记忆”另一种记忆诀窍就是用字母来记忆大小调,比如在西洋音乐中,“D”是大调,而“d”是小调,对着大小写,大小调就很容易记住了。
这里必须要提醒的是,这些记忆方法只是为了帮助我们更快地记住大小调,但不能只靠这几种记忆方法,尤其是一些非西洋音乐的记忆,比如中国音乐,不可能单靠这几个字母去记忆。
就是把其它多种帮助记忆的东西加进来,比如把音色、音量、音调等加进来,用这些助记物来辅助记住大小调,也是一个不错的记忆方法。
比如在演奏某个曲目前,你可以把大小调先归拢成加重音色和减重音色,再把加重音色归类成大小调,以便你能在演奏的过程中,容易地分辨出这些不同的调性。
四、“身体配合记忆”另一种容易理解和记忆大小调的有效方法,就是用身体方式帮助记忆,想象当你在用某种动作来表示小调时,比如你可以想象你单手抓住配乐,两腿跨着,而当用另一种动作来表示大调时,你可以想象你双手抓住配乐,两腿叉腰。
这种身体记忆法,不仅通过视觉和触觉把大小调关系记忆在身体里,还可以让你在演奏时快速理解和切换大小调,是一种正确有效的记忆方法。
以上就是记忆大小调的一些记忆诀窍,在学习过程中,多采用结合法来掌握大小调,不仅可以帮助记忆,还能更好地理解乐曲,并实现可持续的音乐纪念。
唱歌节拍怎么掌握节奏的方法
唱歌节拍怎么掌握节奏的方法1.节拍主要类型2拍的节奏类型一直是XX3拍子节奏型一直都是xxx4拍子的节奏一直很好4拍子和2拍子差不多,就是速度慢些,一般都用在抒情歌曲上。
2.唱歌就是听伴奏如果伴奏节奏性不明显的,就在心里数拍子,或用手脚打拍子.如果伴奏的节奏很明显,而一般的流行歌曲也很明显,那就听一下重音,那就是鼓。
快歌一般是重轻慢歌一般是轻重重就是咚咚咚的鼓点声3.练习时,先和原歌手一起唱,边唱边拍,找到感觉熟练后再跟伴奏唱,注意唱时一定要匀速,如果发现慢了就唱快点在后面赶上,唱快了就慢些等到该唱的地方在唱,千万不能就一直快着或慢着下去,那会很难听的。
很多人玩伴奏时有一个坏习惯:他们不听伴奏,而是看字幕。
这只会让音乐的感觉越来越糟糕,更不用说当你看到字幕时再开口已经太晚了。
如果你唱一首歌,你应该首先区分第一句是被迫的还是无力的。
如果你张开嘴,第一句话是对的,你就成功了一半。
在唱歌的过程中,如果你不懂各种乐器的混合伴奏,一个小技巧就是听鼓,这就是所谓的用鼓唱歌。
许多人把强拍和弱拍颠倒过来。
低音鼓通常采用强拍,而高音军鼓通常采用次强拍或弱拍。
注意区分。
另一个诀窍是不要急着自己唱,而是先“跟着”原歌,这样会事半功倍。
划拍,一开始用手划,接下来用眼划,最后用心划,音符从哪拍的什么地方就从哪个地方唱起,凭感觉,常听常唱,熟练了就好了。
通常我不常听歌曲。
当我唱歌时,我会根据自己的习惯掌握节奏和音调。
没有伴奏我不会感到拘束,所以我觉得没关系!但在伴奏的情况下,你必须遵循原歌的音调、音调和节奏,否则你会感到不舒服!而且因为我习惯于在平时按照自己的演唱方法唱歌,所以在伴奏的情况下,平时唱歌的声音可能首先是我自己的音调。
当我唱歌时,我觉得有点不对,想回到原来的音调。
在这个时候,很容易走调!开头的音调不确定,后面也唱不出来。
你必须改变语气。
这样唱肯定不好!要想唱好歌,首先不要紧张,声音要放开!然后通常多听,多唱原声,注意你呼吸的地方,停顿和呼吸,这是非常重要的。
法国号演奏出壮美音乐的诀窍技巧
法国号演奏出壮美音乐的诀窍技巧法国号作为管乐器中的重要一员,以其独特的音色和宏伟的音域而备受青睐。
演奏法国号需要一定的技巧和窍门,才能发挥其最大的音乐效果。
在接下来的文章中,我们将探讨一些演奏法国号时的技巧和要点,希望对广大法国号爱好者有所帮助。
1. 姿势与呼吸技巧在开始演奏法国号时,正确的姿势和呼吸技巧是至关重要的。
首先,保持坐姿端正,双脚平放地面,注意身体的稳定性。
接着,将法国号的右手握持在右侧,左手放在把手处。
呼吸方面,法国号演奏需要注重气息的充沛与持久,要通过腹式呼吸来保持稳定的气流,使演奏时的音色更加丰满和富有力量感。
2. 唇部技巧法国号演奏的声音主要是通过唇部的振动来产生的,因此唇部的技巧对于演奏效果至关重要。
练习演奏前,可以进行唇部的暖身运动,例如轻轻按压唇部肌肉,使其放松。
在吹奏时,需要保持唇部的柔软,通过适当的气流控制和口腔形状的调整,来产生不同的音色和音高。
3. 手指与气流控制法国号的音色变化和演奏的准确性也与手指的灵活性和气流的控制密切相关。
在演奏时,手指应该轻柔地触碰音孔,而不是用力按下,以避免产生额外的噪音。
另外,通过调整气流的大小和速度,可以达到不同的音量和音高,使演奏更加精确和表达力更丰富。
4. 配器与音效掌握法国号作为管乐器的一种,通常用于管弦乐队和吹奏合奏中。
掌握好法国号在不同乐曲中的配器角色和音效要求,对于演奏效果至关重要。
要认真学习和理解各类乐曲的配器要求,并通过大量的练习来掌握不同音色的产生和切换技巧。
在演奏中,要注意与其他乐器的协调与合作,以达到更好的音乐效果。
5. 表情与情感的传达法国号演奏不仅仅是技巧与音乐理论的结合,更应该注重音乐的情感表达和共鸣。
演奏时,要懂得通过表情和动作来传达音乐中的情感和意境,以打动观众的心灵。
要用心去感受音乐的美妙,注入自己的情感和个性,而不仅仅是机械地演奏乐谱。
总结起来,要想演奏出法国号那壮美的音乐,需要良好的姿势与呼吸技巧、唇部技巧的训练,合理配合手指和气流控制,掌握好配器与音效,以及情感的传达。
大师揭秘混音的步骤和要领
大师揭秘混音的步骤和要领本文较长,建议收藏后阅读对新手来说,多轨录音似乎非常复杂。
关键在于不要忽视了最基本的原则。
混音很重要的一个步骤,在这篇文章中,我会谈一谈混音的基本技能。
对于我来说,整个录音过程中最有乐趣的两个部分就是:调试声音的阶段,也就是话筒的选和安装,和最后的混音阶段。
这两个阶段之间要做的基本上也就是集中精力、观察电平和泡杯茶而已了。
当然,离开了录音阶段,混音是无法完成的,而且录音在很大程度上决定着混音过程顺利与否。
安排有序的音乐比杂乱无章的音乐更容易进行混音。
从哪里开始?不管你使用的是硬件录音机还是DAW软件,你首先要做的是完整地播放要录制的素材,单独播放每个音轨以确保没有喀嚓声、噗噗声、嗡嗡声或过载造成的失真等。
如果你使用的还是模拟磁带,那么你还要检查有没有金属磁粉掉落现象。
你还要建立一份音轨清单,注明哪些部分位于哪个音轨上。
如果你完成了初步录音,那么也就应该已经完成了列清单这个步骤。
如果你使用的是DAW软件,而且给每个音轨都做了标记的话,那么素材编排窗口就可以充当一份虚拟的音轨清单。
如果音轨使用的是软件乐器,那么在你确定声音良好的情况下,最好冻结这些软件,或是合并为一个文件,以便释放CPU上的空间来满足你混音时的使用其他插件的需要。
我的下一个步骤是关闭或删除不需要的声音,如演奏吉他之前椅子的嘎吱作响或是拨动电吉他前一秒时手指产生的噪音。
对于架子鼓来说,要给通鼓话筒装上噪声门或用波形编辑器来切除通鼓声之间的空间。
在波形显示下,即使存在大量的反射,也能更容易地识别“真”的鼓声,如果你不确定,可以试听该片段以保证你没有把需要保留的部分切除。
通鼓总是会有回音,所以这个步骤至关重要。
任何有降噪门的鼓声单独听起来都很不自然,因为反射声来来回回,但是一旦加入了上方悬吊话筒和其它的近距拾音话筒,这些声音就都听不到了。
编组与控制既然现代的DAW能录制数量众多的音轨,现代音乐产品似乎就想要把它们都用上。
CUBASE3编曲软件音乐制作速成指南1
CUBASE3编曲软件音乐制作速成指南内容简介:洋洋洒洒六千言,毕生功力之所聚,呕心沥血吐真传,内容覆盖中国风仙侠游戏音乐制作全过程,图文并茂全面透视,拨开游戏音乐制作神秘面纱,立志打造中国游戏音乐平民化第一品牌教程,实为各位同道小白上手速成之捷径天梯!虽然很齿冷的宣称以后不再玩弄游戏音乐,不过就这样不带走一片云彩似的悄然离去,总觉几许缺憾怅然若失,究竟少了什么呢?噢,作为上班族,已经习惯了工作每进行一个阶段都要被写总结被开例会,那么业余做音乐也不例外,何况在GM论坛上我冒着侵权风险发布了那么多游戏音乐,现在想来不免后悔。
授之以鱼不如授之以渔,为满足广大游戏音乐爱好者的愿望,看来有必要把接触电脑音乐这一年来的心得体会以平民视角形成书面文字向各位汇报,以解心中纠结。
在此之前我需要进行两点说明,第一,本人才疏学浅语言文字功底很差,平日里常沉默寡言不喜交往,更怕写文著字,所以文中如有不通欠妥之处请自行校正或直接略过。
第二,本教程面向的阅读对象是对游戏音乐有着高度热情想要跃跃欲试却又苦于毫无基础不知从何下手的大白痴真新人,那些个资深前辈、专业音乐人、准新人、伪新人一概禁读。
现在,让我们共同进入游戏音乐制作的世界。
一、指导思想:高举中国曲风伟大旗帜,以小旭游戏音乐为指导,深入贯彻落实古典仙侠制作理念,为夺取全面建设民族音乐领域新胜利,开创中国风特色游戏音乐事业新局面而奋斗!二、前提准备:分为主体准备和客体准备。
主体上,首先要保证具有高度膨胀的热情和不怕吃苦的精神,只是喜欢听是远远不够的!就算强行上手到最后最多还只是个听众而已!必须以近乎痴迷的自觉态度深深陶醉于游戏音乐的广阔天地中,也就是给自己洗脑!比如我喜欢中国古风仙侠,我就天天把小旭挂在嘴边,高举旗帜,奉若神明,时时聆听,常听常新,从思想上武装自己让自己的信念变得更强!从来没有人逼我去喜欢小旭,可我就是出于自然发自内心的喜欢!挡都挡不住!人家做的就是比其他都好听!其次千万不能畏难怕苦,做音乐不同于听音乐,这个过程是很苦的,水平再高的人也免不了吃苦,不吃苦你就别做音乐!这不同于在党政机关工作如果不想当官就是一个混字熬日子等退休,做音乐是实打实的真正努力心血付出!是能给听众带来高层次快感的崇高行为!做好前面的思想工作,接下来轮到客体准备了。
低频中频高频
均衡器频段:低频:20-60 空间感,提升低频共振(嗡)、降落空虚;60-100 浑厚感,提升轰鸣(轰)、降落无力;100-150 丰满度,提升浑浊、降落单薄;中频低段:150-300 声音力度、男声力度,提升声音硬、无特色,降落:软、飘;中频:300-500 语音主要音区,提升语音单调、降落语音空洞;500-1K 人声基音、声音轮廓,提升语音前凸、降落语音收缩感;800 力度,提升喉音重;1K-2K 通透感、顺畅感,提升有跳跃感、降落松散;中频上段:2K-3K 对明亮度最敏感,提升声音硬,不自然;4K 穿透力,提升咳音;4K-5K 乐器表面响度,提升乐器距离近、降落乐器距离远;高频低段:5K-6K 语言的清晰度,提升声音锋利、易疲劳;6K-8K 明亮度、透明度,提升齿音重、降落声音黯淡;8K-10K S音;极高频:10K-12K 高频泛音,光泽;12K-16K 高频泛音,光彩;16K-20K 色彩提升有神秘感;80Hz以下主要是重放音乐中以低频为主的打击乐器,例如大鼓、定音鼓,还有钢琴、大提琴、大号等少数存在极低频率的乐器,这一部分如果有则好,没有对音乐欣赏的影响也不是很大。
这一部分要重放好是不容易的,对器材的要求也较高。
许多高级的器材,为了表现好80(或80左右)Hz以上的频段的音乐,宁愿将80(或80左右)Hz以下的频率干脆切除掉,以免重放不好,反而影响主要频段的效果。
极低频20Hz为人耳听觉下限,可测试您的器材低频重放下限,低频中的25Hz、31.5Hz、Hz、40Hz、50Hz和63Hz是许多音箱的重放下限,如果您的音箱在这些频率中某处声音急剧下降,则表明这个频率就是您的音箱低频重放下限。
这一段提升能给音乐强有力的感觉,给人很响的感觉,如雷声。
是音乐中强劲有力的感觉。
如果提升过高,则又会混浊不清,造成清晰度不佳,特别是低频响应差和低频过重的音响设备。
80-300Hz 在80-300Hz频段的声音主要表现音乐的厚实感,音响在这部分重放效果好的话,会感到音乐厚实、有底气。
音值组合法口诀诀窍
音值组合法口诀诀窍以下是五个符合要求的口诀:
《音值组合法口诀诀窍一》
一拍音符很简单,单个音符就占全。
二拍里面看仔细,分成两半要清晰。
比如四分加八分,前后组合要整齐。
就像排队站整齐,音值组合不混乱。
大家快来记一记,音乐世界更有趣。
《音值组合法口诀诀窍二》
一个全音独自站,二分音符它来扮。
两个半音凑一起,四分音符在那里。
若是多个音符来,依次排列别乱来。
好像串珠一条线,有序组合才好看。
小朋友们要记牢,快乐唱歌没烦恼。
《音值组合法口诀诀窍三》
音值组合有方法,一小节里来规划。
一拍之内要紧凑,不能松散到处走。
二拍组合讲规律,强弱节奏要注意。
好比搭积木一样,稳稳当当才漂亮。
跟着节奏一起唱,音乐之路闪闪亮。
《音值组合法口诀诀窍四》
音值组合别犯难,一先一后有规范。
一个长音后面跟,短音挨着依次存。
二分音符带八分,位置顺序不能混。
如同走路分先后,一步一步向前走。
勤加练习多体会,美妙音乐声声醉。
《音值组合法口诀诀窍五》
小小音符真奇妙,一上一下蹦又跳。
二分音符像大象,慢慢走来很稳当。
四分音符像小兔,活泼轻快蹦得促。
音值组合有诀窍,一板一眼不能躁。
就像画画要细致,用心才能出佳绩。
人声处理 EQ黄金定律
人声处理EQ黄金定律1. 如果声音浑浊,请衰减250hz附近的频段。
2.如果声音听起来有喇叭音,请衰减500hz附近的频段3.当你试图让声音听起来更好,请考虑用衰减4.当你试图让声音听起来与众不同,请考虑用提升5.不要放大原先没有的声音这里有一张表,它反映了一些倍频程点在听觉上造成的联想。
31hz 隆隆声,闷雷在远处隆隆作响。
感觉胸口发闷。
65hz 有深度,所谓“潜的很深”125hz 隆隆声,低沉的,心砰砰直跳。
温暖。
250hz 饱满或浑浊500hz 汽车喇叭声1khz whack(打击声!这样翻译不妥吧!)2khz 咬碎东西的声音,踩的嘎啦啦作响。
4khz 镶边,锋锐感8khz 高频哨声或齿音,轮廓清晰,“ouch!”16khz 空气感一些常用频点的作用50hz,这是我们常用的最低频段,这个频段就是你在的厅外听到的强劲的地鼓声的最重要的频段,也是能够让人为之起舞的频点。
通过对它适当的提升,你将得到令人振奋的地鼓声音。
但是,一定要将人声里面所有的50hz左右的声音都切掉,因为那一定是喷麦的声音。
70~100hz,这是我们获得浑厚有力的BASS的必要频点,同时,也是需要将人声切除的频点。
记住,BASS和地鼓不要提升相同的频点,否则地鼓会被掩没掉的。
200~400hz,这个频段有如下几个主要用途,首先是军鼓的木质感声音频段;其次,这是消除人声脏的感觉的频段;第三,对于吉它,提升这个频段将会使声音变的温暖;第四、对于镲和PERCUSSION,衰减这个频段可以增加他们的清脆感。
其中,在250hz这个频点,对地鼓作适当的增益,可以使地鼓听起来不那么沉重,很多清流行音乐中这样使用。
400~800hz,调整这个频段,可以获得更加清晰的BASS,并且可以使通鼓变得更加温暖。
另外,通过增益或衰减这个频段内的某些频点,可以调整吉它音色的薄厚程度。
800~1khz,这个频段可以用来调整人声的“结实”程度,或者用于增强地鼓的敲击感,比较适用与舞曲的地鼓。
扒谱---总谱全攻略[经典]
扒谱---总谱全攻略扒总谱全攻略很多朋友曾问过我一个问题就是怎么样更好的扒带。
以前想写但不是没有时间就是忘了。
所以以现在把小弟的心得在此发表一下。
以作交流。
首先基本可以肯定在国内玩乐队的朋友都还是吉它手居多。
鼓手其次然后是键盘与Bass(这两个位置都很吃香)那么我就以吉它手的角度出发吧!而且我也是吉它手。
第一个,扒带有分很多种。
但我想扒出总谱来对每一个人喜欢音乐的人来说都不会拒绝的。
所以我就以扒总谱为目标开始讲我的心得。
Bass篇第一,不管你是吉它手还是Bass又或是键盘。
但我有个忠告“一定要会扒Bass.为什么呢?在乐队的四大件中。
曾在在有这一种说法。
鼓是支架。
它撑起整个音乐的根基。
吉它是血液。
流动着整个音乐。
Bass是肉充实着整个音乐的内容。
键盘是皮,少一两块都无所谓(所以就会有“三大件”)从这番话可以看得出Bass的重要性,好言归正传。
扒Bass对扒总谱的重要性就是因为它在音乐中演奏“和弦根音”为衬底。
这也就是说,我们整个音乐是以和弦为出发点对吧?无论人声的主旋律也好。
键盘旋律也好。
还是吉它Solo的编配都是以和弦为准的。
所以我就该知道扒出Bass的重要性了吧?好,那么必然会有朋友问我“既然你说的是以和弦为准那么我们扒和弦还不是一样吗??为什么要扒Bass吗?”那么我来问你“你要扒和弦你是该扒键盘的和弦还是吉它的和弦呢?”键盘通常都是以装饰作用。
无论音量还是旋律在大多数歌曲里面都会不如吉它,你要听它的和弦那会是一件很困难的事。
而且键盘的左手一般是弹和弦但一般都出不来。
只为了加强声场感与音乐的厚度。
出来的一般都是以高音区为主的右手加花旋律。
至于吉它,如果是扫弦的话或许乐感稍好的朋友能一下子扒出来。
因为用来扫弦大多数都是大三和弦。
但如果是换成分解了?如果是7和弦或9和弦了?而且吉它的分解很多时候都会有加花音。
这样子已经不是乐感好就可以分辨出的了。
例如我在弹Am和弦但我经常加进第二弦空弦的7音作加花你能说我的是A9和弦吗?当然不能。
音乐编曲知识:编曲中的低音设计技巧
音乐编曲知识:编曲中的低音设计技巧编曲中的低音设计技巧编曲中低音的作用不容忽视,它不仅是音乐的基础,也是整个音乐作品的石基。
低音的设计对于整个音乐作品的呈现有着至关重要的影响。
在编曲中,如何设计低音才能展现出音乐的精髓呢?本文将介绍一些低音设计技巧,帮助编曲人在创作中达到更好的效果。
1.混音中低音的处理混音的过程中,低音处理就显得尤为重要。
因为低音追求的是低频饱满细腻,需要在混音时重点考虑它的地位和数量。
该如何处理呢?首先要认识到,低音并不是展现所有高低音乐器的范畴。
其他乐器也可以担当低音节奏的重要角色。
需要根据不同音乐曲风的特点,选择合适的低音乐器。
例如,古典音乐可以选择低音提琴;流行音乐可以借助低音吉他,低音弦等等。
此外,在混音中,需要视情况加入Bass、Kick等乐器,营造更丰富的低频韵律,并且避免各低音乐器的冲突。
2.低音部的音型和节奏控制低音部的节奏控制至关重要,它决定了整个音乐作品的节奏和动感。
例如在流行音乐中,低音部需要表现出明显的节奏感,最好能结合鼓组的击打节奏,以增强整个节奏乐器的力度和紧张感。
此外,在低音部的音型上,要根据不同音乐曲风的特点,在相应的音乐语法中灵活变换。
例如在摇滚乐中,低音部展现出复杂多变的音型,同时也需要把握好乐器之间的协奏效果,处理好人声、吉他、鼓等乐器与低音的关系。
3.低音的架构和和谐处理演奏式的低沉音乐曲风如电子音乐、另类摇滚等音乐,需要更仔细的处理低音乐器之间的关系和数量的安排。
在架构上要注意,不能过于堆砌低音乐器,否则会给整个音乐作品带来不稳定的感觉。
在和谐处理上,先要考虑协奏效果,让低音的整体和谐为一个协奏乐器,同时又要注重不同乐器之间的差异性,让每个低音乐器都播放着自己的独特声音。
4.低音的和声运用和声可以说是低音音符的另一种境界,它可以给整个音乐作品带来更加丰富的音乐效果。
低音与和声之间有非常珠联壁合的关系,当低音部突出表达出“根音”时,和声便充满了变化的余地。
声乐的唱歌技巧和发声方法
声乐的唱歌技巧和发声方法声乐的唱歌技巧和发声方法歌唱时的发声和说话时的发声是不完全一样的,说话式的唱歌或放大了的说话,都是不对的,这会没有色彩,不是音乐化了的发声。
所以说说话的发声是不能适应歌唱的的需要的,我们必须讲究唱歌技巧和发声方法,帮助学唱歌的人把普通的声带磨炼成能发出优美、动听、有持久力的合乎科学方法的、有艺术感染力的声音来。
唱歌技巧1、歌唱的姿势很重要。
要站直,要平均站在两腿的支持力量上。
头的位置比身体的位置更重要。
有人唱高音时把头抬起来,似乎唱上去省些劲,事实并非如此。
头抬起来高音紧了。
喉咙也会发紧,不松。
正确的是:头应稍低,但别太低。
头部有很多共鸣,声音在头部产生共鸣,声音就大。
头的动作要与旋律相反,越高头略低,声音好象下到胸腔里去。
2、歌唱时,尽量避免用那些与唱无关的肌肉。
控制呼吸用横隔膜时尽量不牵扯到其它肌肉,不要象搬东西那样使劲,那样会将所有的腔体关闭起来,把声音也关紧了。
唱的时候不要紧张,自然的唱,肩部要放松,不要有小动作,唱时只用横隔膜。
3、打开喉龙。
打开喉咙很简单,当你困时,一面讲话一面打呵欠,这时候喉咙就打开了。
打开喉咙比打开嘴巴更重要!这样唱起来的声音比只张嘴不打开喉咙的声音更亮些。
所以,嘴要与喉咙一起张开,最好后面张得更大些!如同用一个倒立的漏斗,大口一方在颈部喉咙处,漏斗尖在面罩处。
如果声音位置已全部进入面罩,声音就能从最轻逐渐唱到最强。
4、焦点。
歌唱时声音好象放电影一样,声音要有共鸣,焦点要集中,集中在面罩。
太远、太近都不行。
每个人都有自己做好的发声焦点,焦点集中了,声音会越来越大;没有焦点的声音就散了。
要求声音大,不能一天就摆出一个架子,开始时共鸣点要小,然后扩展开来,越唱越大。
这种发声方法,声音小,好象灯后面有面镜子,可以使光照得更远。
头额、鼻窦等处都是空的共鸣腔,要尽量利用。
5、呼吸。
歌唱时,要用躺着睡觉时的呼吸方法。
在胸式呼吸和腹式呼吸(横隔膜)中,我更倾向于腹式呼吸,这样可以吸得深。
EQ调节方法
一个外国大师的一些EQ诀窍诀窍, 摇滚, 大师, 外国, Q值1.地鼓(Kick Drum):地鼓是一首歌曲里最重要的部分之一,因为它推动着节奏向前进行。
这里我们讨论如何处理常见的三种地鼓:第一种我称之为“80年代蓬头地鼓”,你一定熟悉的:强而有力、富含中频、含有重击的“砰“声,想得到这种比较怀旧的地鼓声音,可以先过滤掉60Hz以下的频率,然后根据情况在78-84Hz提升3到6dB(Q值大约为1),使之听起来象是敲在你的胸膛上。
接下来在1.5-2.5kHz提升大约6dB来增加“砰“声(Q值在1.5-2.5比较适合),最后在120Hz降大约4dB(Q值1.0)。
第二种是当今最流行的“Bonham“摇滚地鼓,我通常在120-240Hz提升4dB或更多来得到这种声音,还需要过滤掉1.5kHz以上的所有频率,有时候可能需要在还有一种现在常用的地鼓:比较空、有摩擦声,想得到这种声音,你可以过滤掉100Hz以下的所有声音,在125Hz提升大约3dB,在250-350Hz提升大约4dB。
然后过滤掉2kHz以上的所有频率。
2.军鼓:目前有两种使用最广泛的军鼓类型:一种紧凑、有力,另一种松散、比较长(通常用于ballads风格的歌曲) 首先,任何军鼓都不需要150Hz以下的声音,所以把它们过滤掉。
军鼓的中心频率通常在1kHz附近数百Hz的频段内,所以在这一频段提升3-6dB通常会非常有益。
对于紧凑型军鼓,你可以尝试分别提升中高频(5kHz附近)、部分高频(8-9kHz),提升量可以从3dB开始逐渐上升,左右变化一下提升的频点直到得到理想的效果。
过滤掉250Hz以下、11kHz以上的频率会使这种军鼓听起来很舒服。
对于松散型军鼓,需要在低端(250Hz附近)进行一些提升,我通常提升6dB。
高频不用象紧凑型军鼓那样大幅提升,但在7kHz 附近略作提升通常会有益处,再往上的频段可以过滤掉。
关键是中频,先把提升的频点在800Hz-2kHz之间移动,找到那个能引起共鸣的频点,然后调整一下提升的幅度和Q值。
音乐娱乐之中的技巧
夫, 比如多 听原唱和伴奏并进行练 习, 是完全可 以解 决这个 毛病
的。
三、 立良好 的节奏概念 建
音 乐理 解及 表现
从 进入生活到深深地影响生活 ,音乐 的发 展经 历了漫长 的 年代。“ 一声来耳里 , 万事离心 中” “ ,余音绕梁 , 日而不绝 ” 三 。可 想而知 , 音乐对于世世代代 的人们有着不可或缺的地位 。而源于 承载人们情感抒怀 的娱乐特性 ,也随着时代 的进步和科技 的发 展, 遍及人们精神世界的每一个角落 。 K V 的出现 , 而“ T ” 也将这种 娱乐逐 步升华 。“ T ” K V ——kmo v a kT ,也就是 大家俗称 的卡拉 O 这个产生于 2 K, 0世纪 的娱乐标志 , 是亚洲人的发明 , 而在 当今 社会 , 种娱 乐方式更是扎根在人们的生活 当中, 这 而且它是一种 老少 皆宜 的活动 , 所以深受大家的喜爱。但是 , 在活跃 了人们 的 主观思想的同时 , 一些相对客观的问题也摆在 了人们的面前 。在
动 更 淋 漓 尽 致 地 展 现 参 与 者 本 身 的 音 乐 素 养 , 赋 予 他 们 一 定 的 专 业 技 巧 呢 ?针 对 “ 并 KTV” 中 , 们 歌 唱 时 常 出 现 的 问题 进 行 理 论 分 析 并 提 出 解 决 方 法 。 人
关 键 词 : 乐娱 乐 音
“ v” 音 乐 素 养 KT
间增 长增 大。所 以在 唱歌时 , 咽喉不要闭塞 , 要使咽喉张开 , 让气 息 自如地送出来 ,哈欠” “ 状态确实是 打开 喉咙的好办法 , 也使歌 唱者保证 了一个很好的演唱状态 。在平 时练 习时 , 还可 以用闭嘴 的“ 打哈欠” 闭 口打哈欠 的时候 , , 里边的状态也是开 的 、 的, 抬 如
颤音的技巧与诀窍
颤音的技巧与诀窍
颤音的技巧与诀窍如下:
肩膀放松下沉,将手臂的力量集中于指尖,快速按弦后,迅速还原弦的张力。
左手的按弦幅度要小而均匀。
右手先弹左手后颤,左手在右手弹奏后的余音上,进行颤音,一定不要改变原音的音高。
颤音的频率和幅度要均匀,不要忽快忽慢,忽大忽小。
颤音是左手作韵众多技法中一个十分重要的技法。
它通过快速而细致的音高波动,赋予音乐以色彩。
“颤音”是对传统“揉、吟”技法的总称。
传统的“揉、吟”都是左手在筝码左边15厘米左右的弦段上,用食、中、无名三个手指(或中、无名两指)并齐,稍弯曲成弧形,轻轻粘在右手所弹弦上。
当右手弹弦后,左手在弦上作垂直的起伏按动,使右手弹奏出来的音产生有规律的波动效果。
波动始终按“准”(弦本身的音准)、“高”(左手向下按动,弦的张力改变,弦音升高了的音高)不断反复有规律地进行。
歌词创作中应该注意的几个问题
歌词创作中应该注意的几个问题左河水现在写歌词的人很多,2009年我在中国音乐家协会听人估计有200万之众。
歌词创作既易又难,我们说易,是因为只要懂得文字符号的人,有感而发,写出的词一经插上音乐的翅膀,用人声唱了出来就是歌。
但任何艺术都有拙劣、精良、平庸、经典之分,真要创作出一首好歌词,还真非易事。
在写人、写景、写事、措词、造句等方面,需要学习研究和注意的问题很多。
一、状景必有彩这里所说的的景,主要是指写出的风景、物景、情景。
其中:风景,它包括自然景象及人文景观;物景,则指事物的景况;情景,指人的心灵世界。
歌词中描绘风景一般是为起兴比喻服务,起烘托作用的。
写物叙事多为形象、行为服务,起铺叙作用的。
刻画人的心灵,则为情爱,哲理等服务,是一种精警。
景需要描摹、陈述,又可称之谓状景。
状景必须精彩。
情人眼中的玫瑰,诗人笔下的梅花,游子思乡的明月,少女伤春的桃花,英雄壮别的松柏,学子进取的新竹,深闺笼里的小鸟,出污泥而不染的塘荷等等这一些,古往今来的中国文人墨客,不知道创作出了多少百诵不厌的名句佳篇。
我们以时序来分,有春夏秋冬,一月十月,白天黑夜等;以开花早迟状景起兴的,有桃花、荷花、菊花、梅花等之分;以方位状景起兴的,有东南西北,前后左右等之别。
以数序状景起兴的,如:一、二、三、四,甲、乙、丙、丁等等。
此类多以民歌小调出现,给人以亲切、通俗、易记、易诵的感觉。
状景的处理应做到通俗易懂。
比如唐代王维:“明月松间照,清泉石上流”的句子,就很容易理解。
而宋代王安石的“明月当空叫,黄犬卧花心”的句子,苏东坡把它改为“明月当空照,黄犬卧花阴”。
因为“明月”原指一种小鸟,“黄犬”原指一种昆虫。
作为歌词而不是诗词,就应该象苏东坡这样改,要一听就懂,避免误解。
特别是,歌曲是流动的音乐艺术,听众是没有时间慢慢思考的。
状景还要合乎情理和事物的逻辑。
又如王安石:“黄昏风雨打园林,残菊飘零满地金”。
菊花色黄如金,经一阵风雨满地金,既美又惨,为佳好的句子。
混缩的20个诀窍
萨克斯风吹奏出柔情独特音色的诀窍
萨克斯风吹奏出柔情独特音色的诀窍萨克斯风是一种充满魅力的乐器,它的音色温暖柔情,独具特色。
在演奏时,如何能够准确表达音乐的情感并呈现出独特的音色,是每位萨克斯手都应该掌握的技巧和诀窍。
本文将通过分析萨克斯风演奏的要点,探索萨克斯风吹奏出柔情独特音色的诀窍。
一、正确的呼吸技巧每位萨克斯手都应该重视正确的呼吸技巧,因为萨克斯风是一种吹气乐器。
通过深呼吸,充分蓄气,然后通过嘴唇的调节和发音孔的控制,将气息送入乐器内部,产生出音乐。
在吹奏柔情曲调时,要注意将气息逐渐放松,让音色有一种轻柔而迷人的感觉。
二、发音技巧在演奏萨克斯风时,正确的发音技巧是至关重要的。
要想吹奏出柔情的音色,需要通过正确的吹嘴姿势和发音方式来实现。
保持舌头轻松自然的状态,让气息平稳地通过舌尖,产生出柔和的音色。
同时,要掌握调整吹嘴与簧片的距离和角度,以获得更加准确和柔和的音质。
三、合适的气息控制气息控制是萨克斯风演奏中非常重要的一环。
在演奏柔情曲调时,需要灵活地控制气息的大小和力度。
通过合理地控制呼出的气息量,使得音色有一种悠扬的感觉。
同时,要注意与乐曲的情绪相匹配,适时加以呼吸和停顿,使每一个音符都充满表现力。
四、细致的音准调整音准是演奏的基础,也是表达情感的重要因素之一。
要想演奏出柔情独特的音色,需要花费更多的精力来调整音准。
通过准确地掌握每一根音的音高,清晰地发音和细致地调整指法,才能够使每一段旋律都充满魅力,表达出独特的柔情。
五、娴熟的音乐表达除了技巧上的掌握,音乐表达也是演奏萨克斯风时不可忽视的一部分。
在演奏柔情曲调时,需要理解乐曲的情感特点,灵活地运用不同的演奏技巧来表达出音乐的内涵。
通过细致的音符处理、适时的升降音和感情的投入,才能够创造出柔情独特的音色效果。
六、对音色的感受和塑造最后,萨克斯手需要通过对音色的感受和塑造来呈现出柔情独特的效果。
要通过不断的练习和体验,对不同音色的变化有敏感度,并能够准确地在演奏中加以运用。
唱歌的技巧与诀窍_快速提高声乐水平的几个诀窍
唱歌的技巧与诀窍_快速提高声乐水平的几个诀窍很多人认为嗓子的好坏是天生的,乐感更是天生的,觉得自己的嗓子条件不好,声音不好听等等。
其实唱歌是有技巧的,学会唱歌的技巧和发生诀窍就有机会唱好歌。
唱歌的技巧与诀窍有哪些?下面就是店铺给大家整理的唱歌的技巧与诀窍,希望对你有用!歌唱发声练习的目的和要求1、每位歌唱者一定要充分理解和运用气息发声和气息控制的方法(即横隔膜的呼吸方法),因为在整个声乐功能系列中,歌唱呼吸是最重要的一环,是整个歌唱建筑的基础,因此必须明确呼吸的重要性,重视练好歌唱呼吸的基本功。
2、打开喉咙,稳定喉头,是歌唱基本功训练的核心,这是歌唱者声乐技巧能否顺利发展的关键之一,很多歌唱者声音上的毛病,多是由于歌唱时喉头不找开、不稳定造成的,而正确的喉头位置是协调呼吸器官的运动,获得稳定、流畅声音效果的关键。
3、要恰当地运用好歌唱的共鸣,要使声音传得远,充满剧场,且圆润,优美动听,这是要经过专门训练的,对于初学者来说,是比较难掌握的课题。
由于共鸣训练常常与其它发声基础要求分不开,因此要求歌唱者通过母音的转换,稳定喉头打开口腔,调节气息等手段,把声音振响在鼻咽腔以上的高位置头腔共鸣点上,来增大音量,扩展音域,美化音色,统一声区,使高、中、低三个声区的声音协调一致,天衣无缝,走动自如灵活。
4、正确的发声要与正确的咬字、吐字相结合。
通过字、声结合的练习来提高唇、齿、舌的灵活运动能力,使之更完美而生动地表现歌曲和情感和内容。
5、在歌唱发声时,还要注意对音准、节奏的训练,通过发声练习,逐步掌握连、顿、强、弱等全面的歌唱发声技巧,丰富歌曲的表现手段,增强歌曲演唱能力。
6、在每次练习时,都要保持正确的歌唱姿势,正确的歌唱姿势是进入良好歌唱状态的前提。
7、在练声、唱歌前,一定要摒除一切杂念,稳定情绪,要有非常好的心理状态,要有良好的歌唱欲望,要充满信心、放松自如地进入歌唱状态,否则是唱不好歌的。
8、从开始练声起,就要同音乐结合起来,即练声也要有良好的乐感。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2、 吉它应分为三类:主奏类、节奏套子类、分解和弦类。
① 主奏吉它混响应在115以上,以展示它独特的地位。
② 节奏套子类吉它,被分配给两种(左右声道),并且以不同的节奏出现,造成左右摇动的声响感,通常将两把吉它的混响参数分别设置,有时尽管它们的音色相同,混响大小却不同,这样就构成了两把吉它有远有近,有明有暗,使不同的节奏型都能体现,保证了乐队的层次分明和节奏清晰。通常将它们的混响设置在75-95 之间,例如左声道上75-85,那么右声道是85-95或反之。
声音包络线这部分更是属于音色编辑范畴的。
1、 起音时值加大公使音头变硬,减小使音头变软。
2、 衰减时值,在按住琴键时,加大会使声音延持消失,反之则声音消失快。
3、 释音时值,在放开琴键后产生上项效果。
控制器作为一种midi信息,在丰富midi音乐的表情,创造真实感方面起着重要的作用。那么众多的控制器就是决定这些音符如何发音。所有音色的亮暗、强弱、颤音等技巧变化,乐队整体的音响效果,都可以由控制器决定。如果制作midi音乐不考虑控制器的设置,其结果必然是呆板生硬的。
乐队应该是主体的,有前后,也有左右。因此你要为每一个乐器增减适当的混响。这是制作一首乐曲所不可忽视的手段。可以为某些声部临时插入完全不同类型的效果。也就是说假设一个人在大教堂中演奏,而另一个人在一个小房间中演奏,虽然两人所处声场截然不同,但却是一首乐曲中的两个角色。听起来会感觉与众不同。这种“跨越时空”的声音处理手段对非常规音乐作品的制作有时非常有用。
二、 整体及各声部混响效果的设置
混响的定义是:“许多次的回声”。回声效果有利于乐队音色的更好融和,也正因为有了混响效果才使乐器音色显得圆润、响亮,乐队有粘性、有水份。在后期制作时对混响的设置一定要细而甚之,既不能为追求清晰而把混响设得太小,也不能为了追求宏大浑厚的音响效果而把混响设置的太大。而且各声部混响和纵向声像还有很大的关系,不同音色对混响的反应也有很大差别。在先安排好声像前后层次的基础上根据不同音色的需要来设置。凡属颗粒性类的音色如竖琴、弦乐器拨奏、键盘类乐器、高音打击乐器等应设大一些的混响以增加余音,这样可以使这类乐器能更好地穿融在乐队中,使这些乐器不显得太“干”;相反,凡属较浓重较粘厚类的音色如电贝司,偏低的弦乐拉奏、定音鼓、各种大鼓等则不宜用太大的混响,以免产生混浊的效果,影响透明度;其它中音区的弦乐器、铜、木管等用稍大些的混响群感会好些。当然这里所说的大小只是个相对概念,如果在软件参数界而上用0-127之间数值的变化来控制的话,可按以16为单位分成8级深度来设置,在此基础上再做细微的调整。当然,最终还是*听觉来决定总的效果的。
制作音乐中的几个小诀窍
一、 各种乐器声像的安排
用电脑音乐系统制作音乐,你可以随心所欲的去设计使用音色和空间,面不必顾忌与现实是否吻合。你可以把任意一个音色置于你想象中的远、近、左、右任意一个位置。制作精良的音乐作品,会使你在欣赏音乐的同时,能够明显的感觉到每件乐器的位置所在,并且好象身临其境的置于一个美妙的声场空间中。
三、 合唱效果的使用
合唱效果能有效的把音色加厚,单个乐器会因合唱效果器的调大而变得饱满圆润,群感类的音色会因加大合唱而显得深厚宽广。所以在后期音色的修饰上要仔细的调整各轨音色的合唱效果。需要注意的是不能盲目的增大合唱参数,因为那样一来会使有些音色由于过于沉厚而走样;二来整体效果会因各音色的偏厚而损失高频,听起来感觉发闷,混浊且层次感差,所以大原则是首先照顾群体类音色;其次才是各性化的音色。而且有些个性较强的音色加多了合唱效果反而会过于做作而流于虚假,如木管组乐器、竖琴、钢琴等。合唱效果在电声乐器的配器中,尤其在吉它类乐器中几乎是必不可少的(电贝司除外)。加上它之后那种丰
midi音乐的层次好坏,清晰度是否分明,与你设置的混响、合唱、音量、亮度、声像等信息有着不可缺少的关系,而混响在这些信息中的作用是非常重要的。混响参数合适,整体乐队的清晰度就高,层次就分明,反之乐队的效果就可能干巴巴的,层次不清,或混浊一片。
1、 贝司是乐队的基础,通常混响参数应在45以下,特殊的贝司solo除外。
⑤ 鼓组。鼓组理论上应在贝司之后,背景长音之前,因此混响参数应在54-74之间,这样在声像的正中央就有三层,第一层是贝司,第二层是鼓组,第三层是背景,加上左右两边的吉它伴奏,就形成了一个较完善的伴奏群体了。
⑥ 钢琴。由于钢琴自身有延音踏板,因此它的混响不宜过大,应设置在35以下,如果你不使用踏板,或软件中不具备踏板功能,应增加混响(65-85)以弥补没有延音的不足。
③ 分解和弦类吉它主要增加了乐队的流动感,有一种背景感,将和声的节奏律动改为分解律动。这类吉它也用两轨(左右分开),并使用不同的分解音型。混响设置在65-85之间,例如左声道是65-75之间,那么右声道是75-85,或反之。
④ 铺底声部常使用长弦乐群音色和较暗较长的音色,它像一种粘合剂,将各类乐器的不同个性有机地结合在一起。另外它还起到一种特殊的和声背景效果,所以混响参数不宜过小,否则会使背景突出,构成前景一般应在120以上,将它推至后景。另外它的音量也不宜过大,音量与混响成反比。
调音台是后期制作必不可少的一项重要设备,用它进行后期制作,将前期录音过程中获得的音频信号通过调音台进行混音合成处理
制作从远到近。一个声音离你越近,音量越响,声音越亮(高频成分越多),音色越“干”(直达声越多)。相反,声音离你越远,音量越小声音越闷,音色“湿”而越显含混(反射声越多)。一个乐队的“景深”和纵深感的形成与此有关。
如何把使用的乐器按演奏的摆法尽可能合理地拉宽排开也是一件较易的事,但如何拉开乐器前后的距离并产生纵深感则要结合混响。当你把某个声部混响加大时,这个声部的发音点肯定就会听起来觉得远了一些,这样,当我们把不同声部的混响值设得不一样时,它们就产生了前后的距离感。利用这个原理就可以在安排左右声像的同时把前后声像也安排出来,乐队就有了纵深感和层次感。你可以人为地为不同的乐器音色做不同的效果处理,模拟和制造出一个“真”的或“假”的空间来。你可以设想一个乐队所处的演奏空间。它可能是教堂、音乐厅、房间等等。在一般情况下,选择其中一种混响方式(通常一次只能选一种);也可能是创造实际不存在的特殊空间,比如想营造一种虚无缥缈、神秘和远古、太空的气氛等,这种空间运用实际上是作曲家想象出来的。
满的杂音;宽阔的声场在奏分解和弦时及在加失真等效果的solo(独奏)吉它上都能产生理想的好效果。
打击乐器在加合唱效果时则要区别对待。大多数情况下加大一些的合唱效果是很好的。颤音效果的三个参数项;颤音速度、颤音深度、颤音延持。延迟数值小是发音后马上就颤;数值大时是发音后一会儿再颤起来。颤音的制作与乐曲风格、乐器种类等有关。
⑧ 管乐。分为独奏管乐和合奏管乐两类,独奏管乐的混响设置与独奏吉它类似,应在整体乐队的上面,所以应在110以上。合奏管乐除在亮度和力度上正确处理外,混响应在75-85之间。
混响小更亲切,混响大更辽阔。
在混响使用上与弦乐队有所不同,电声乐队的织体部分流动性很强。
(1) 踩钹和立钹富有动感和穿透力,常常就在中景前,一般混响相对小。(2)背景长音只是一个“人工混响”,混响量可稍大,音量适量小,稍微模糊也无妨。(3)弦乐可适当往中后景放。(4)铜管可酌情放在前景与后景的中间。
在乐器的使用上,比如把不同牌子型号的合成器的同音色叠用,增加厚度;使用两种相同音色相反声像来替代一种音色的固定定位,加大空间感;两种相同的音色微调其一的音高和时音差,造成更浓的群感等等。也可把若干种手法结合使用。还可利用合成器的内置包络发生器、滤波器等修改音色。由于混响、声像、合唱、音量、延时等许多效果和控制器都可连续可调,你可以在乐曲进行当中实时的让某个声部作动态变化;比如钢片琴由左到右,口琴由远到近等。
滤波器包括两个参数,平时缺省设置都是0,调制范围是-64至+63。
1、截止频率:调高时声音度亮而薄;调低时音色变闷而暗。
2、谐振:高数值会产生“啪啪”音的效果;低数值时只是变闷而暗。
调制这两个参数可以有效地加工铜管乐器、节奏吉它、独奏吉它等,提高声音亮度,使铜管变尖锐脆亮;制造它的特殊效果等。其它各种音色也会因调制这两个参数而产生一些意外的变异和特殊效果。
①乐队的声像安排各不相同,爵士鼓组因厂家已预制好,原则上不必再改动。零碎打击乐器可酌情安排;
②低音乐器,如电贝斯根基与适当左右对称;
④小提琴则偏左,大提琴偏右;
⑤遇到大段的独奏声部,可适当考虑往中间附近安排;
⑥其余乐器的使用也注意在音乐进行中原则上保持左右声部的大体均衡,不能长时间的偏移一边。