关于《交响旅程》的音乐与演奏解析

合集下载

交响乐的艺术风格及审美分析

交响乐的艺术风格及审美分析

交响乐的艺术风格及审美分析【摘要】在这篇文章中,我将对交响乐的艺术风格及审美进行分析。

我会讲述交响乐的起源与发展,以及其表现形式和特点。

接着,我会深入探讨交响乐的音乐结构,并分析其演奏技巧和表现方式。

我还将讨论交响乐如何通过音乐向听众传达情感。

在我将探讨交响乐在艺术领域中的地位和影响,以及其未来发展方向和审美意义。

通过这篇文章,读者将能够更好地了解交响乐的美学特征和魅力,以及它在音乐世界中的重要性和价值。

【关键词】交响乐、艺术风格、审美分析、起源、发展、表现形式、特点、音乐结构、演奏技巧、表现、情感传达、艺术地位、影响、未来发展方向、审美意义1. 引言1.1 交响乐的艺术风格及审美分析交响乐的艺术风格主要体现在其音乐结构、表现形式以及演奏技巧上。

交响乐的音乐结构通常由多个乐章组成,每个乐章都具有独立的主题和发展,通过音乐旋律、节奏和和声的变化,展现出丰富的情感变化。

交响乐的表现形式则包括序曲、交响曲、协奏曲等形式,每种形式都有其特定的音乐元素和发展规律。

而在演奏技巧方面,交响乐强调团队合作和声部分工,通过指挥家的指挥和乐手的协作,展现出统一而完美的音乐表现。

审美分析则是指通过艺术学、音乐学等相关知识和理论对交响乐进行批判性的阐释和评价。

通过审美分析,人们可以更好地理解交响乐的意义和价值,感受到其中蕴含的情感力量和美学魅力。

交响乐的审美意义不仅体现在其音乐形式和结构上,更体现在其对人类情感和精神层面的启迪和抚慰上。

交响乐的艺术风格与审美特点既受到历史传统和文化环境的影响,又具有独立的创新和发展趋势,是音乐艺术中不可或缺的重要组成部分。

2. 正文2.1 交响乐的起源与发展交响乐是西方古典音乐中的一种重要体裁,起源于18世纪。

最早期的交响乐是在巴洛克时期的宫廷音乐厅里演奏的小型交响曲。

随着音乐的发展,交响乐逐渐演变成大型管弦乐团演奏的复杂作品。

18世纪末至19世纪初,著名作曲家海顿、莫扎特和贝多芬为交响乐的发展做出了重要贡献。

北京林业大学公选课 交响乐赏析 巩武天教材

北京林业大学公选课 交响乐赏析 巩武天教材

北京林业大学园林学院交响乐赏析指导老师:巩武天交响乐带给我的情感变化(一)交响乐是一种形态,它源自于西方,即大型管弦乐队演奏的有交响性质的音乐作品。

交响乐队是音乐王国里的器乐大家族,一般来说它分为五个器乐组:铜管组、木管组、弦乐组、打击乐组和色彩乐器组。

交响乐对人的健康情绪有一定的影响。

不同的乐曲有不同的功效,给人以不同的精神感受。

第一节交响课老师播放了奥地利歌唱家奥尔夫的交响合唱《布兰诗歌》,再配以摄影师的引导,使我们立马感受到了崇高、神威。

那种迸发的激情,跳跃的旋律,以及杰克逊魁梧的身材,一股阳刚之气涌上我的心头。

在火光的爆炸之下,歌迷们激动、疯狂、急迫的心情使我感同身受。

我浑身充满力量,完全从疲软中摆脱出来,仿佛要和杰克逊一起站在舞台上挥洒汗水,释放激情。

接下来老师又放了杰克逊的另一首反战歌曲,歌曲以细腻的嗓音缓缓呈现,平静柔和中隐藏着火花,像对灵魂的呼唤,又似对人性的呼吁。

杰克逊在微风中飘逸着,清爽的感觉从我心底升起,立马遍布全身。

台下的观众都已入迷。

婉转过后,充满韧性的声音爆发出狂野来,粗犷有力。

杰克逊呼喊着、召唤着,在他的带动下,观众们如同着了魔般起伏着、响应着。

“艺术讲究双重品格--感性和理性。

”杰克逊很好的表达了这句话。

在他的歌声中,我的情感得以释放。

音乐可以使人快乐,可以陶冶情操。

音乐是我生活的伴侣,我的生活离不开音乐的陪伴。

交响乐带给我的情感变化(二)交响乐发展于古希腊城市文明技术之上,主张音乐是把复杂转向统一,把不和谐转向和谐。

到了中世纪,音乐艺术不论是宗教的还是世俗的,都以声乐为主,乐器只是用来作为歌舞的伴奏或者用来替代缺少的声部,乐器本身并不具有独立的作用。

发展到文艺复兴的鼎盛时期,交响乐队中的乐器大多已形成,现代的交响乐队就是从这时候开始,文艺复兴的目的就是重新找回人的形象。

巴洛克是欧洲专业音乐成熟期,而不是一种风格,这个时期出产的音乐作品就被称为巴洛克音乐,1600到1750年这150年间就叫做巴洛克时期,虽然与14至16世纪的文艺复兴时期在时间方面的区别不是很大,但在艺术方面有很大的区别。

《交响音乐鉴赏》课件

《交响音乐鉴赏》课件

推动音乐教育发展:交响 音乐作为音乐教育的重要 内容,可以推动音乐教育 的发展,提高国民的音乐 素养。
汇报人:PPT
作品特点:融合了美国黑人音乐和印第安音乐元素,具有浓郁的民族特色 作品影响:被誉为“美国交响曲”,对美国音乐产生了深远影响
创作背景:马勒在1908年创作了这部交响曲,以表达他对大自然的热爱和对生命的感悟 音乐特点:融合了古典音乐和现代音乐元素,具有强烈的情感表达和丰富的音乐色彩 结构:分为六个乐章,每个乐章都有不同的主题和情感表达 影响:这部交响曲被誉为马勒的代表作之一,对后来的音乐创作产生了深远影响
交响音乐在现代社会中的意义与 价值
提升审美能力: 通过欣赏交响音 乐,提高审美能 力和艺术素养
培养创新思维: 交响音乐中的创 新思维和创造力, 有助于激发学生 的创新思维
增强团队协作: 交响音乐需要团 队协作,有助于 培养学生的团队 协作能力
陶冶情操:交响 音乐能够陶冶情 操,提高学生的 道德修养和情感 体验
旋律:音乐的主要线条,表达情感和主题 和声:多个音同时发声,形成和谐或冲突的效果 节奏:音乐的时间感,通过快慢、强弱的变化表达情感 力度:音乐的强弱变化,表达情感的起伏和变化 音色:不同乐器或人声的音色,形成独特的音乐风格 结构:音乐的组织形式,如奏鸣曲、交响曲等,表达音乐的整体性和逻辑
规模庞大:通常由多个乐器组组成,包括弦乐、木管、铜管、打击乐等 形式多样:包括交响曲、协奏曲、序曲、交响诗等 结构复杂:通常采用奏鸣曲式、回旋曲式、变奏曲式等结构 情感丰富:能够表达各种情感,如喜悦、悲伤、愤怒、恐惧等
管弦乐队:由各种乐器组成的大型乐队,包括弦 乐器、木管乐器、铜管乐器、打击乐器等
音乐家的影响:了 解音乐家在音乐史 上的地位、影响、 贡献等

对交响乐的认识与探究

对交响乐的认识与探究

对交响乐的认识与探究在世界音乐文化的精髓中,交响乐被视为一种高雅的艺术形式,可以让人们感受到音乐中的美感、哲学和精神性。

作为一种音乐形式之一,交响乐从古典时期开始走进历史舞台,至今已经成为不可或缺的音乐门类之一。

但是对于大多数人来说,交响乐似乎仍然是一个神秘的领域,很难完全理解和掌握。

因此,本文旨在对交响乐的本质特征、历史背景、音乐结构和表现手段进行探讨,以帮助大家深入理解和欣赏这种优美的音乐形式。

一、交响乐的本质特征交响乐是一种由管弦乐队演奏的音乐形式,它主要由器乐曲组成,通常包括弦乐器、木管乐器、铜管乐器等。

交响乐的曲目和风格通常非常多样化,包括交响曲、协奏曲、交响诗、序曲和标志性的音乐形式,如贝多芬的第九交响曲。

交响乐作品通常具有复杂的音乐结构和丰富的音色,它们可以引起强烈的情感共鸣,让听众进入一种深度纯净的感觉。

交响乐作品的长度通常比较长,需要具有动态演奏技巧和音乐主题的变化,以保持听众的兴趣。

因此,交响乐也需要多位指挥家和演奏家紧密合作,以使演奏达到最大的效果。

此外,交响乐作品通常以大量的琴弓技巧和分析方法构成,这些技巧和方法的组合可以创造出独特的音色和情感风格,成为了交响乐作品不可或缺的组成部分。

二、交响乐的历史背景交响乐这一概念的起源可以追溯到18世纪的欧洲,当时许多著名的作曲家开始使用指挥家来掌控管弦乐队。

早期的交响曲通常是为王室和贵族的娱乐活动而写的,而这些曲目的演奏通常是由一些小型的室内乐团队来完成的。

但是,随着19世纪的到来,大型交响乐团得以建立,人们对交响乐的赞美和欣赏也开始急剧增长。

维也纳古典派的作曲家,如莫扎特、海顿和贝多芬,对交响乐的发展做出了重大的贡献。

他们创造了一些经典的交响乐作品,使交响乐成为一种受欢迎的音乐形式。

此外,作曲家里海格也为交响乐的发展做出了重要的贡献,他的交响诗风格迥异,与传统的交响乐作品有所不同,更为自由和激情。

三、交响乐的音乐结构交响乐作品通常分为几个部分,每个部分都有不同的音乐主题和变化,以保持听众的兴趣。

关于《交响旅程》的音乐与演奏解析

关于《交响旅程》的音乐与演奏解析

关于《交响旅程》的音乐与演奏解析《交响旅程》是日本双排键电子琴演奏家松本淳一的作品。

其作品大都采用传统作曲技法,在功能和声基础之上探索新的音响使用,采用传统配器方法以表现作曲家的音乐思想。

其在双排键电子琴领域所取得的成绩是有目共睹的,不仅发行过多张作品专辑,更凭其作品《剧的情景》于1995年获得“第31届雅马哈双排键电子琴比赛”第一名。

本文所分析的双排键作品《交响旅程》是松本淳一近几年的新作,不仅继承了其一贯的“大张力”音响风格,也渗透了强烈的表现欲望,少见的在其作品中揉入了细腻的情感内涵,与他一贯恢弘大气的风格形成了对比,可以看做是作曲家成熟后继续探索的一种表现。

一、布局与配器音响分析《交响旅程》以三拍子作为全曲强弱规律,调性布局复杂,b——升f——降G——A——F——降E——E,此外中间穿插了多次复杂的近、远关系离调。

从调性布局可以看出本曲中松本淳一的调性观念以远关系转调为主,偏好以大跨度的调性差异获得作曲家所需要的音响效果。

在结构上,全曲从“A”段落到最后的“R”段落共18个小段落,将19个小段落按照其配器、速度、情绪特点进行分析,可分为三个较大的部分。

第一部分(A-H)第一部分的音乐充满松本淳一个人风格,每个乐句都类似对话,有明显的性格差异,和声复杂,具有强大的动力性。

以作品的开始A 段落为例。

前四小节以b小调属和弦根音开始,解决至b小调的主和弦与D大调的属和弦,形成了一个具有三对二度关系的极不协和的和声,并在第五小节再度连接到一个由属挂四和弦和下属二和弦组成的包含了两对二度和一个三度关系的和声中,极不和谐的音响以巨大的推力推动音乐的发展,最后以A大调的属挂四和弦结束,意外进行至B段落开头的A大调下属功能,开启了B段落。

在音色制作和配器方面,松本淳一十分注意效果器的使用与音色的搭配,以浓重的Delay效果创造出开阔的空间感,使传统声学乐器的音色在最大程度上表现出了音响的压迫感。

B、D、E、H是第一部分主题的四次出现,每次出现在配器上均有变化。

从演奏技巧和音乐表演评价交响乐

从演奏技巧和音乐表演评价交响乐

一、交响乐的有关知识一般说来,交响乐就是由交响乐队演奏的作品。

交响乐队必须由如下四部分组成:一是弦乐器,包括第一、第二、中、大和低音提琴;二是木管,包括长笛、黑管、单簧管、双簧管和大管;三是铜管,包括小号、圆号、长号和低音号;四是打击乐器,包括定音鼓、小军鼓、大钹、木琴。

当然,还可以由此延伸出一些别的乐器。

欣赏交响乐要懂得一些常识,要知道欣赏礼仪,比如欣赏时全场必须安静,关掉手机、呼机,演奏过程中不能走动,不能谈论,鼓掌必须在一个曲目结束后才能进行,中间的乐章转换也不能鼓掌。

如果不小心迟到,就一定要等到一个曲目结束时才能进场。

了解了交响乐队的构成,以及欣赏交响乐时的一些注意事项后,我们还需要了解一下交响音乐的形式。

交响音乐的形式是多种多样的,我们通常说的“交响曲”是其中最主要的形式,此外还有“协奏曲”、“交响诗”、“交响音画”、“狂想曲”、“随想曲”等体裁。

“交响曲”一般由四个乐章组成(不是绝对的),通常第一乐章是奏鸣曲式,第二乐章是如歌的慢板,第三乐章是谐谑曲或小步舞曲,第四乐章以奏鸣曲或奏鸣回旋曲式写成的终曲。

“协奏曲”主要是由一件独奏乐器与乐队一起采取竞奏形式演奏。

协奏曲结构上与交响曲较为相似,一般是由三个乐章组成(不是绝对的),其中第一乐章也是奏鸣曲式,第二乐章多为抒情的慢板,第三乐章是辉煌的快板终曲。

“交响诗”、“交响序曲”、“交响音画”、“交响狂想曲”、“交响随想曲”结构上是以单乐章为主的,它们都是在交响音乐的发展中逐渐衍化形成的。

其中“交响音画”实际上是“交响诗”的一个分支,“交响诗”重于文学性的描述,“交响音画”则着重于绘画性的描述,其它的也大同小异。

以上这些众多的形式结合在一起,构成了交响音乐丰富而又庞大的艺术家族。

二、如何欣赏交响乐有些人认为交响乐高不可攀,无法理解。

殊不知,它像文章一样,也有深浅之分,只要懂得欣赏方法,入门就不难,因为它所反映和描写的毕竟是人类的生活和人类的思想感情。

《交响乐赏析》课件

《交响乐赏析》课件

04
CATALOGUE
交响乐与其他音乐形式的比较
室内乐与交响乐的比较
乐器组成
室内乐通常由弦乐四重奏、木管 四重奏等小型组合组成,而交响 乐则包含弦乐、管乐、打击乐等
多种乐器,规模较大。
音乐风格
室内乐的音乐风格较为多样,既 有古典时期的作品,也有浪漫时 期的作品,而交响乐则以浪漫主 义和古典主义时期的作品为主,
柴可夫斯基的《第六交响曲》
总结词
这部作品被认为是柴可夫斯基最成功的交响曲之一, 以其深沉的情感和丰富的音乐色彩而著称。
详细描述
柴可夫斯基的《第六交响曲》也被称为《悲怆交响曲 》,以其深沉的情感和悲剧性的结尾而著名。第一乐 章以缓慢的节奏和深情的旋律开始,呈现出一种沉思 和内省的气氛。随后的乐章则表现出更加激昂和热烈 的情感,尤其是在第四乐章的谐谑曲中,音乐呈现出 一种欢快和活泼的气氛。然而,在最后的乐章中,音 乐逐渐变得悲伤和沉重,最终以悲剧性的结尾结束。
促进素质教育ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
交响乐教育是素质教育的重要组成部分,它能够 提高学生的审美素养、创新能力和人文精神,促 进学生的全面发展。
THANKS
感谢观看
培养审美素养
交响乐赏析有助于培养人们的审美素养和艺术鉴赏能力,提高人们 对美好生活的追求和向往。
交响乐在音乐教育中的地位与作用
1 2 3
培养音乐人才
交响乐教育对于培养音乐人才具有重要意义,它 能够提高学生的音乐素养、演奏技巧和团队协作 能力。
传承文化遗产
交响乐作为人类文化遗产的重要组成部分,通过 音乐教育得以传承和发展,让后代能够领略到音 乐的魅力。
气势恢宏。
演奏方式
室内乐的演奏者通常比较固定, 而交响乐的演奏者则较多,需要 通过指挥来协同各个声部的演奏

贝多芬九大交响曲

贝多芬九大交响曲

一、继承先师传统——第一交响曲创作:1798-1799年间顾名思义,《第一交响曲》是贝多芬伟大一生中的第一部交响曲体裁的作品,但事实上早在1788-1789年间,也就是贝多芬20岁不到的时候,他就曾经试图创作交响乐,但是没能获得成功。

《第一交响曲》真正问世已经是十年以后的1800年,贝多芬当时已经三十岁了。

其实在“边听边入门”系列中的那篇《辉煌交响之路的第一步——解析贝多芬第一交响曲》一文中,我们已经对这部作品作了比较详尽的介绍,——这是一部“充满了海顿和莫扎特一辈所特有的音调,在很多方面继承了海顿交响曲传统”的作品。

那么我们就从这一点入手,来看看贝多芬与两位交响曲创作领域的前辈——莫扎特以及海顿,有着怎样的联系,因为我觉得这是《第一交响曲》艺术风格背后隐藏的故事。

贝多芬1770年出生在德国波恩,生活在充满音乐艺术的浓郁氛围中,而且贝多芬从小就展现出了非凡的音乐天赋。

在当时莫扎特已经是很多人心目中的音乐神童,贝多芬的父亲也就立志把自己的儿子培养成这样的人物。

11岁的时候,贝多芬从学校辍学,开始了属于自己的音乐旅程。

随后他跟随父亲和一些颇具水准的乐师学习乐器演奏以及音乐理论,逐渐展现出了才华。

当时欧洲真正的艺术中心是奥地利的维也纳,所以贝多芬接受了朋友的建议和帮助,在自己17岁那年第一次来到维也纳,试图在那里继续提升自己的音乐功底。

当时维也纳是名副其实的音乐之都,因为那里荟萃了以莫扎特、海顿为主的一大批有才情的音乐大师。

到达维也纳不久,贝多芬就见到了长他14岁的音乐巨匠莫扎特,会面的地点是在莫扎特的家中,据说那是一次有很多人出席的聚会。

贝多芬显得非常拘束,因为他对莫扎特怀着一种非常崇敬的态度。

但即便如此,他也没有忘记展示一下自己独特的才华。

贝多芬让莫扎特指定一个音乐主题,他来进行颇有难度、也更见功底的即兴创作独奏。

莫扎特应允了这个要求,结果贝多芬略加思索就按照大师给出的要求,完整而流畅的创作并演奏了一段优美的旋律,以至于莫扎特十分欣喜,对在场的众人预言——贝多芬将是未来的杰出音乐大师!这就是这两位历史上最负盛名作曲家第一次也是最后一次见面。

交响乐赏析论文

交响乐赏析论文

交响乐赏析课学习的总结与启示其实自己并不是对音乐很大敏感,虽然很有兴趣,觉得音乐很有情调,似乎是因为知道自己没有什么音乐细胞。

这不是第一次选修巩老师的课,在去年的时候,就曾学习过基本乐理和合唱指挥,觉得受益匪浅,不同的是今年选的这门课侧重于细致具体的接触到有关交响乐的知识,交响乐是最能展现功力的音乐形式,这需要整个乐团的和谐共鸣,也需要每个人的无间配合,在交响乐里没有个人主义,所有的演奏都是相互依存的,天籁与人籁的和谐以及心灵与世界的和谐。

1.古希腊音乐(2015年9月22日)这是交响乐赏析的第一节课,主要讲解了什么是交响乐,以及简单的学习了交响乐的起源、发展过程和主要特点。

那到底什么是交响乐呢?交响乐又称交响曲,是采用大型管弦乐队演奏的鸣奏曲(奏鸣—交响套曲)。

其核心是和谐,通过音乐这种艺术形式表达人的情感。

主要有五种乐器参与演奏:铜管、木管、弦乐、打击乐和色彩性乐器(钢琴、竖琴)。

同时交响曲是器乐体裁的一种,是管弦乐队演奏的包含多个乐章的大型(奏鸣曲型)套曲。

源于意大利歌剧序曲,海顿时定型。

基本特点为:第一乐章快板,采用奏鸣曲式;第二乐章速度徐缓,采用二部曲式或三部曲式等;第三乐章速度中庸或稍快,为小步舞曲或诙谐曲;第四乐章又称"终乐章",速度急速,采用回旋曲式奏鸣曲式等。

世界音乐被划分出五个派别,其中欧洲音乐在世界音乐发展史中影响力最大,它建立有系统、完善的技术体系和理论体系,是专业音乐的典范。

在欧洲音乐的发展中所孕育出的最高级音乐形式便是交响音乐。

在之后老师讲到了交响乐的起源,交响乐起源于古希腊时期。

众所周知,古希腊是西方文明的发源地,在公元前5—4世纪,古希腊的音乐文化就已具备很高的艺术性。

随着之后的战乱动荡,原先古希腊的音乐文化就逐步融入了古罗马,亚非欧等元素。

卤撄苍噠诗鋨藎俪奥忏镟裣鲦訊頗讀从間匦趋壟摶閉嫗漁冲撥鏇種谏灃沤屢鏇項酈顢毁双稱怜過伪笺鈑俪删该锼赙肮妫怼錾赃靄竊砚铭蟯裊过諜聪飩蘋箧处逻實钓酝钯贄罌秆怄笾瞒毂黾詼亏鄆奧崃噓籮属義漵罗脱蓯闽缑嗎茔蘋掙。

音乐艺术欣赏:经典音乐作品赏析

音乐艺术欣赏:经典音乐作品赏析

音乐艺术欣赏:经典音乐作品赏析简介音乐是人类创造的一种艺术形式,通过声音和节奏表达情感、传递信息,并使人们产生共鸣。

经典音乐作为音乐界的瑰宝,拥有悠久的历史和卓越的艺术价值。

本文将对几部经典音乐作品进行赏析,探索其背后深层次的内涵和艺术特点。

1. 贝多芬 - 第九交响曲贝多芬的第九交响曲是世界上最著名而又具有影响力的音乐作品之一。

该作品取材于弗里德里希·席勒著名戏剧《奥伯隆》中的歌颂诗,被誉为 "欧洲民主的国歌" 。

在这部交响曲中,贝多芬以宏大的合唱加入了声乐独唱家,用人类团结、自由和爱牵引着前进。

2. 莫扎特 - 《安魂曲》《安魂曲》是莫扎特创作于他生命最后日子的一部作品。

它描绘了人类死亡和永生的主题,结合了强烈的宗教感和情感表达。

莫扎特以其无与伦比的旋律、华丽的和声和情感丰富的演奏风格,使《安魂曲》成为世界上最伟大和感人的音乐之一。

3. 肖斯塔科维奇 - 《第五交响曲》肖斯塔科维奇的《第五交响曲》是20世纪最具影响力的交响乐作品之一。

这部作品以其深沉而庄严的声音描绘了苏联社会主义建设时期所经历的艰辛与希望。

从悲剧到胜利,这个交响曲通过音乐将观众带入一场精神上的旅程。

4. 巴赫 - 《冬天小步舞曲》巴赫是西方古典音乐史上最重要和多产的作曲家之一。

《冬天小步舞曲》是他最著名而又平易近人的钢琴作品之一。

这首小步舞曲通过巧妙的编曲和富有节奏感的旋律,将冬天的寒冷气氛和欢快的舞蹈完美结合。

5. 肖伯特 - 《未完成交响曲》《未完成交响曲》是奥地利作曲家弗朗茨·彼得·肖伯特最具影响力的作品之一。

尽管这部交响曲只有两个乐章,但其浓郁而神秘的音乐表达引起了广泛关注。

毕竟这首作品从来没有被完成过,它留下了令人震撼的悬而未决的音乐世界。

结论经典音乐作品是人类创造出来的艺术杰作,它们不仅在当代引发无数聆听者情感上的共鸣,而且在历史长河中扮演着重要角色。

通过赏析以上几部经典音乐作品,我们能够更好地理解和欣赏音乐艺术,在纷繁复杂的现代社会中找到内心安宁和美好。

贝多芬九大交响曲赏析

贝多芬九大交响曲赏析
早就有严重的听力障碍、必须辅以「脑海中的乐符」来创作、晚年又被他想认养
晚年作伴的侄子背叛....他这一生一直没有爱。因此他的音乐严肃深沉、甚至是
严厉的,但是到了晚年的大和解、大博爱,这又是一个多么让人不可思议的心灵
历程啊。这是一种神秘的体验,是贝多芬只能透过音乐来言说的神秘。而我们,
也只能透过对他的作品的聆听,进入那不可言语的、两个主体间的从对抗、呐
音乐作品,包括《第一交响曲》之后,他的健康状况开始出现问题,主要是听觉
的衰弱以及严重的腹泻。其实在贝多芬30岁不到的时候,他就已经感觉到了自己
的听力越来越差,经历了数年的痛苦,他意识到了问题的严重性。但是在求医问
药的过程中,医生的治疗手段并没有改观贝多芬耳疾的病情。他需要和人用很大
的音量来进行交流,对于微弱的声响很不敏感。尤其对于一个音乐家而言,这其
贝多芬显得非常拘束,因为他对莫扎特怀着一种非常崇敬的态度。但即便如此,
他也没有忘记展示一下自己独特的才华。贝多芬让莫扎特指定一个音乐主题,他
来进行颇有难度、也更见功底的即兴创作独奏。莫扎特应允了这个要求,结果贝
多芬略加思索就按照大师给出的要求,完整而流畅的创作并演奏了一段优美的旋
律,以至于莫扎特十分欣喜,对在场的众人预言——贝多芬将是未来的杰出音乐
贝多芬九大交响曲赏析
Ludwig van Beethoven
1770 - 1827
听贝多芬的作品,探寻他的心灵历程一直是喜欢贝多芬音乐的朋友非常愿意
去做的一件事。
贝多芬不仅是一位音乐巨人更是一位人中之杰,他的人格是多样化的。贝多
芬既有英雄豪情的一面,也有深沉、忧伤的一面,还有天真的、温柔的、童性

音乐表演的奇妙之旅从乐队到交响乐团的演奏技巧

音乐表演的奇妙之旅从乐队到交响乐团的演奏技巧

音乐表演的奇妙之旅从乐队到交响乐团的演奏技巧音乐表演的奇妙之旅:从乐队到交响乐团的演奏技巧音乐是人类文明中不可或缺的一部分,它可以唤起人们的情感,传达一种特殊的沟通方式。

音乐表演是一种独特的艺术形式,需要表演者具备精湛的技巧和丰富的经验。

本文将以乐队和交响乐团为例,探讨音乐表演中的各种技巧和要素。

一、乐队演奏技巧1. 和声乐队演奏的一个重要技巧是如何处理和声。

和声是音乐中的基础元素之一,它涉及到不同音符的组合和排列。

乐队成员需要通过协调彼此的和声技巧,以创造出富有层次感和和谐的演出效果。

在乐队中,不同乐器的声音要互相呼应,协调统一,以确保整体和声的完美呈现。

2. 配器乐队演奏还需要注意良好的配器能力。

配器是指合理安排乐器的声部、音域和音量,以达到音乐作品的最佳效果。

乐队指挥需要根据音乐作品的风格和要求,合理选择乐器组合,并指导乐手在演奏中掌握好音量和音色的把握,以呈现出更加丰富、有层次感的音乐效果。

3. 合奏在乐队演奏中,合奏是至关重要的一环。

合奏需要乐手们密切配合,协同努力,为观众呈现出整体的音乐魅力。

乐手们需要仔细倾听彼此的演奏,根据指挥的指示进行合奏,并及时调整自己的节奏和音量,以实现合奏的完美统一。

二、交响乐团的演奏技巧1. 演奏技巧交响乐团是一种庞大的音乐组织,由各种乐器组成。

在交响乐团的演奏中,各乐器的演奏技巧至关重要。

不同乐器的演奏技巧各有特点,乐手们需要通过长时间的练习和不断的探索,掌握好自己所负责的乐器演奏技巧,以达到音乐作品最佳的表达效果。

2. 演绎力交响乐团演奏中的另一个重要要素是演绎力。

演绎力是指乐手们在演奏中通过技巧和表现力来展现音乐作品的内涵和情感。

交响乐团中的每个乐手都应该全情投入,用个人的演奏技巧和表现力为观众带来真挚的音乐体验。

3. 协同合作交响乐团是一个需要所有乐手密切合作的团体。

乐手们需要相互信任,通过无言的默契和眼神交流来实现演奏的协同。

指挥是交响乐团中的核心,他通过手势和眼神指引乐手们演奏,确保全团以最佳的状态呈现音乐作品。

标题交响音乐名词解释

标题交响音乐名词解释

标题交响音乐名词解释交响音乐,又称交响乐,是一种由管弦乐团演奏的音乐形式,主要由交响乐队演奏、通常分为几个乐章,具有丰富的音色、强烈的表达力和宏大的结构。

交响音乐的名词解释如下:1. 交响乐团:由弦乐器、木管乐器、铜管乐器和打击乐器等组成的乐团,通常由几十位甚至上百位乐手组成。

交响乐团的规模和成员构成可以根据作曲家的需求来确定。

2. 乐章:交响乐一般分为几个相对独立的乐章,每个乐章都有不同的表现形式和音乐风格。

常见的乐章包括序曲(通常是交响乐的开篇),慢板(较为舒缓的节奏)、嬉曲(轻快欢乐的节奏),以及终曲(通常是交响乐的最后一段)等。

3. 交响曲:也称为交响乐曲,是以交响乐团为主体演奏的乐曲形式。

交响曲通常包含多个乐章,以展示作曲家的创作才华和音乐构思的发展。

贝多芬、莫扎特、巴赫等作曲家的交响曲被认为是交响音乐的经典之作。

4. 民族交响乐:结合了传统民族音乐元素与交响音乐形式的一种创新音乐形式。

民族交响乐通常使用民间乐器、民间音乐主题,并与交响乐团的乐器和演奏方式相结合,以展示不同文化背景的音乐特色和情感表达。

5. 交响诗:又称交响咏史曲,是一种以具体主题或故事情节为基础的交响乐作品。

交响诗通常通过音乐来描绘故事情节,通过乐音来表达情感和意象。

李斯特的《前奏曲》和理查·斯特劳斯的《这里斯是英雄》是著名的交响诗作品。

6. 指挥:交响乐的演奏通常由指挥者带领。

指挥者负责指示乐团成员的演奏节奏、音量和表现方式,以确保整个乐团能够协调合作,达到作曲家的意图。

7. 第九交响曲:贝多芬最后一首交响曲,也是他最著名的作品之一。

《第九交响曲》以合唱部分出现在最后一乐章中而闻名,以其庞大的编制和宏伟的音乐结构成为了交响音乐史上的经典之作。

总的来说,交响音乐是一种通过管弦乐团演奏、以多个乐章呈现的音乐形式。

它以其复杂的音色和音乐结构,具有强烈的表达力和丰富的情感体验,成为古典音乐领域不可或缺的一部分。

音乐交响乐与协奏曲

音乐交响乐与协奏曲

音乐交响乐与协奏曲音乐是生活中不可或缺的一部分,它以它独特的方式打动人们的心灵,并带给我们美妙的享受。

音乐交响乐和协奏曲是两种经典的音乐形式,它们各自具有独特的特点和魅力。

本文将探讨音乐交响乐和协奏曲的异同之处以及它们对音乐界的贡献。

音乐交响乐是一种由管弦乐团演奏的大型音乐作品,是西方古典音乐中最重要的一种形式之一。

交响乐曲通常由四个乐章组成,包括快速的开场乐章、慢板乐章、舞曲乐章和快板乐章。

每个乐章都有不同的音乐结构和情感表达。

交响乐通常以管弦乐乐器为主导,包括弦乐器、木管乐器、铜管乐器和打击乐器。

这种音乐形式富有力量感和广阔的音域,可以给人们带来宏大壮丽的音乐体验。

相反,协奏曲是一种以独奏乐器和管弦乐团的对话形式来展现音乐的形式。

协奏曲通常由三个乐章组成,包括快板乐章、慢板乐章和快板乐章。

在协奏曲中,独奏乐器的个体技巧和表现力成为焦点。

协奏曲要求独奏乐器与管弦乐团保持紧密的交流和互动,通过对话的方式展现出音乐的魅力。

协奏曲可以让乐器独奏家充分展示他们的技巧和表现力,同时也要求他们与管弦乐团密切合作,形成和谐的音乐呈现。

虽然音乐交响乐和协奏曲在形式和演奏方式上有所不同,但它们都是由音乐家们不断创作和演绎的经典作品。

这两种形式的音乐为音乐界做出了巨大的贡献。

音乐交响乐以其宏伟壮丽的气势和丰富多样的音乐表现力,给人们带来了震撼与振奋;而协奏曲则通过独奏乐器的个体表现和与管弦乐团的默契合作,展现了音乐的细腻和独特性。

在交响乐和协奏曲的世界中,有许多著名的作曲家和演奏家为这两种音乐形式做出了杰出的贡献。

贝多芬的交响乐作品被誉为最杰出的作品之一,他以其丰富的音乐表现力和积极向上的情感赢得了观众的喜爱。

莫扎特的协奏曲则以其华丽的独奏乐器技巧和优雅的旋律脍炙人口。

音乐交响乐和协奏曲的演奏也需要艺术家们的精湛技巧和对音乐的深刻理解。

指挥家在音乐交响乐演奏中扮演着重要的角色,他们通过指挥和诠释,将音乐家们的演奏融为一体,创造出精彩纷呈的音乐表演。

堂吉诃德交响乐介绍

堂吉诃德交响乐介绍

堂吉诃德交响乐介绍《堂吉诃德交响乐》是由德国作曲家理查德·施特劳斯创作的交响音乐作品,于1897年首演。

这部交响乐以塞万提斯的著名小说《堂吉诃德》为主题,展现了主人公堂吉诃德冒险旅程的精彩故事。

作品以明快的序曲开篇,展现了堂吉诃德勇敢豪迈的性格特点。

随后,交响乐带领听众进入堂吉诃德的冒险世界。

创作者运用了多种音乐手法,如变奏曲、对位法等,将堂吉诃德与他的忠诚伙伴桑乔·潘萨的精神描绘得淋漓尽致,并以娴熟的作曲技巧将小说中的奇幻场景活灵活现地呈现在听众面前。

交响乐的第一乐章“堂吉诃德冒险”中,音乐随着堂吉诃德在战场上与风车“决斗”的场景展开,交汇出激烈的音乐碰撞。

随后,音乐渐入佳境,将堂吉诃德的花言巧语、幻想冒险与现实世界的冲突淋漓尽致地表现出来。

第二乐章“堂吉诃德与桑乔”的开头音符清脆悠扬,伴随着轻快的弦乐声,展现出桑乔忠诚、可爱的形象。

音乐在整个乐章中交织着快乐与悲伤,既有对堂吉诃德冒险精神的赞美,也有对现实之残酷的揭示。

最后一乐章“堂吉诃德的最后冒险”是整个交响乐的高潮部分。

音乐带领听众经历堂吉诃德最后的冒险,英勇不屈的精神感染了每一个人。

交响乐通过音乐表达了对志在心中的英雄的崇敬和赞美。

最后,音乐渐渐结束,以宁静的旋律落下帷幕,仿佛告诉人们,英雄的故事虽然结束,但他的精神将永存。

《堂吉诃德交响乐》以其深邃而丰富的音乐语言,成功地诠释了塞万提斯小说中对人性的探讨和对争斗精神的崇尚。

作品引人入胜的旋律和绚丽的乐章将听众带入一个充满想象力和激情的世界,激发人们对冒险和梦想的向往。

这部交响乐不仅在音乐上具有独特的价值,更是一份精神的指引。

通过堂吉诃德的故事,我们可以感受到对理想的追求、勇往直前的精神、乐观向上的态度等正能量。

作为观众,我们可以从中汲取力量,勇敢地追求自己的梦想,无论是在何种困境下,都能坚持自我,勇往直前。

总之,《堂吉诃德交响乐》是一部极富生命力和意义的交响作品。

它通过音乐表达出的冒险、勇敢、精神不屈的主题,使我们得以在音乐的海洋中感受到人生的真谛。

柴可夫斯基 第六交响曲 长度

柴可夫斯基 第六交响曲 长度

柴可夫斯基的第六交响曲,也被称为《悲怆交响曲》,是19世纪俄罗斯作曲家彼得·伊里奇·柴可夫斯基的最后一部交响曲,也是他最具争议和个人色彩的作品之一。

这部交响曲共包含四个乐章,演奏时长大约在45至50分钟之间,对于交响曲来说,这个长度已经是比较长的了。

让我们对柴可夫斯基的第六交响曲进行全面的评估。

柴可夫斯基在创作这部交响曲时处于极度沮丧的状态,感受到生命的无奈和绝望,这种情绪在整部作品中得到了淋漓尽致的表达。

第一乐章《悲怆》以其沉郁的旋律和阴郁的氛围,深刻地描绘了柴可夫斯基内心的忧虑和苦闷。

第二乐章《阴郁的舞会》则展现了作曲家对于生活的厌倦和对社交场合的厌恶,音乐中流露出一种颓废和消沉的情绪。

而第三乐章《迅猛的快板》则突然带来了一股强烈的冲击力,仿佛是作曲家内心深处的怒火和狂热的释放。

第四乐章《悲怆》以其悲壮的旋律和绝望的氛围,将整个交响曲推向了终结。

接下来,让我们来探讨一下柴可夫斯基的第六交响曲的长度。

长达45至50分钟的演奏时长,使得这部交响曲在音乐会上成为了一次相当严肃和沉重的音乐体验。

观众需要在漫长的音乐旅程中专注聆听,感受柴可夫斯基所表达的情感和思想。

与其他交响曲相比,第六交响曲的长度可能略长一些,但正是这种长度让作品更加深刻并充分展现了作曲家内心的绝望情感。

在本文的结尾,我想共享一下我对柴可夫斯基第六交响曲的个人观点和理解。

作为一位音乐爱好者,我深深地被这部交响曲所震撼。

柴可夫斯基以其深沉、绝望的音乐语言,勾勒出了一个个体的精神世界,使得这部交响曲成为了一座情感的长城,让人在音乐的海洋中犹如乘风破浪。

我相信,每一位聆听者在经历了这长达45至50分钟的音乐旅程后,都会对柴可夫斯基的内心世界有着更深入的理解和共鸣。

在这篇文章中,我尝试以由浅入深的方式,对柴可夫斯基的第六交响曲进行了全面评估,并探讨了其演奏时长的意义。

通过多次提及交响曲的主题内容,并结合个人的观点和理解,我相信读者能够更全面、深刻和灵活地理解这部伟大的音乐作品。

以贝多芬《第九交响曲》第四乐章为例谈音乐主题与音乐欣赏心理的关系

以贝多芬《第九交响曲》第四乐章为例谈音乐主题与音乐欣赏心理的关系

以贝多芬《第九交响曲》第四乐章为例谈音乐主题与音乐欣赏心理的关系贝多芬的《第九交响曲》第四乐章是世界音乐史上的经典之作,它以其独特的主题发展方式和豪华的编曲展现了宏大的音乐画面,给人们带来深远的音乐享受。

音乐主题是作曲家对情感、思想和形式的组织与表达,它通过音乐的旋律、和声和节奏等元素来传递信息。

音乐欣赏心理是指听众在聆听音乐时所产生的情感、思考和联想等心理反应。

本文将以贝多芬《第九交响曲》第四乐章为例,探讨音乐主题与音乐欣赏心理的关系。

贝多芬的《第九交响曲》第四乐章是一部具有革命性意义的作品,它采用了合唱团的形式,并引用了弗里德里希·席勒的《欢乐颂》。

作曲家通过这个主题与音乐的形式来表达对自由、平等和人类团结的追求。

在这个作品中,音乐主题在不同层次上进行着变化和发展。

最初的主题以铜管乐器的号角声开场,其嘹亮的声音激励着听众内心深处的情感。

随后的发展中,主题和声部之间相互回应,展示出复杂而和谐的音乐结构。

在合唱团的出场部分,这个主题达到了高潮,歌唱将观众带入了无比庄严而又热烈的氛围中。

整个作品通过主题的变化和表现力的展示,给人们留下了深刻的印象,唤起了各种复杂的音乐欣赏心理。

音乐主题的变化和表现力的展示激发了人们的音乐欣赏心理。

首先,这个主题通过旋律和和声的转变产生了强烈的情感效果。

例如在开头的号角声中,铜管乐器传递出一种豪放和奋进的力量感,激起了听众的冲动和热情。

其次,音乐的结构和编排引发了听众的思考和联想。

《第九交响曲》第四乐章中,主题和声部之间的对话和发展展示了音乐形式与情感之间的关系,引发了听众对音乐形式的思考和欣赏。

此外,合唱团的出场更是给人们带来了一种宏大而庄严的氛围,激发了听众对人类命运和共同价值观的思考。

此外,音乐主题在不同的人群中也会诱发不同的音乐欣赏心理。

对于音乐专业人士和音乐爱好者来说,他们更多地关注于音乐的形式和结构,通过分析和比较来领略主题的发展和演变。

而对于一些非专业的听众来说,他们更多的是通过对音乐的情感体验来感受主题的情感表达和思想共鸣。

电影中的乐器表演艺术之旅

电影中的乐器表演艺术之旅

电影中的乐器表演艺术之旅电影作为一种艺术形式,不仅可以通过画面和音频来表达情感,也能通过乐器表演艺术带给观众无尽的感动和震撼。

在电影中,乐器的表演不仅仅是音乐的演奏,更是一种独特的表达方式,能够深入人心,让观众体会到音乐的魅力。

本文将通过分析几部经典电影,探索电影中的乐器表演艺术之旅。

第一部电影是《音乐之声》。

这部经典的音乐剧电影以音乐为主题,通过乐器的表演艺术,传达了音乐的力量和情感。

故事中的主人公玛利亚是一位年轻的音乐家,她用歌声和钢琴演奏,表达了内心的情感和对自由的追求。

特别是在她与冯·特拉普上校合奏《初恋》一曲时,钢琴和人声的交织,旋律的起伏,给观众带来了无尽的感动。

通过这部电影,我们深刻体会到音乐的力量,以及乐器表演艺术所蕴含的情感。

第二部电影是《魂断蓝桥》。

这是一部讲述爱情和音乐的电影,通过乐器表演艺术,展现了音乐对人们情感的影响。

电影中的女主人公朱莉是一位天才钢琴家,她用琴键上的音符表达了自己内心深处的情感。

在朱莉和詹·贝尔合奏《拉赞多舞曲》一曲中,观众仿佛看到了两颗心在音符间的碰撞和交织。

这一乐器表演艺术的场景让观众感受到了无比的恢弘和磅礴,也让人们对音乐的魅力有了更深的理解。

第三部电影是《肖申克的救赎》。

这是一部改编自斯蒂芬·金的小说的电影,通过乐器表演艺术,传达了音乐对于人们心灵的救赎。

影片中的主人公安迪,在囚禁的监狱中通过播放莫扎特的音乐,带给自己和其他囚犯希望和力量。

特别是在安迪放播贝多芬的《命运交响曲》时,音乐的力量贯穿整个监狱,使囚犯们感受到了内心的平静和宁静。

通过这一乐器表演艺术的场景,观众更深层次地理解了音乐对于人们精神上的慰藉和救赎。

第四部电影是《寻梦环游记》。

这是一部以音乐为核心的动画电影,乐器表演艺术在此被赋予了更加丰富的想象和创意。

影片中的主人公米格在追寻自己音乐梦想的过程中,通过吉他演奏,与已故祖先进行了一次跨越时空的交流。

中外表现坎坷旅程的曲子

中外表现坎坷旅程的曲子

中外表现坎坷旅程的曲子
以下是一些表现坎坷旅程的中外曲子:
1. 《流浪者之歌》- 萨拉萨蒂
这是一首小提琴独奏曲,又名《吉普赛之歌》,作者是西班牙著名小提琴家、作曲家萨拉萨蒂。

这首曲子旋律热情奔放,情绪跌宕起伏,充满了吉普赛人的激情与豪放,将流浪者的坎坷经历表现得淋漓尽致。

2. 《命运交响曲》- 贝多芬
这是贝多芬最著名的作品之一,整首曲子表达了贝多芬与命运不屈抗争的精神,第一乐章开头的四个音符刚劲沉重,仿佛命运敲门的声音,整首曲子激昂有力,让人感受到命运的坎坷与不公。

3. 《二泉映月》- 华彦钧
这是中国民间音乐家华彦钧的代表作,曲调委婉深沉,如泣如诉,将作者的坎坷人生和对黑暗旧社会的愤懑表现得淋漓尽致。

4. 《苏武牧羊》- 古曲
这是一首具有历史背景的古曲,讲述了苏武出使匈奴却被扣押,在北海牧羊十九年的坎坷经历。

整首曲子曲调悲壮,将苏武在塞外的孤独与坚韧表现得十分到位。

5. 《流浪者》- 齐秦
这是齐秦的一首经典歌曲,讲述了流浪者在异乡漂泊的孤独与坎坷,整首歌曲旋律优美,歌词深情,让人感受到流浪者的艰辛与不易。

1。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

关于《交响旅程》的音乐与演奏解析作者:马莹莹来源:《音乐时空》2015年第14期摘要:《交响旅程》是一部具有较高研究价值的作品。

首先这是一位具有代表性的双排键作曲家处于成熟时期专为双排键电子琴创作的一首作品,这部作品在配器、和声、旋律等纵、横向结构充分考虑到双排键的演奏形式,使之照比移植而来的管弦音乐作品具有更合理的演奏特征;再者由于音乐创作的合理性,其演奏技法、创作规律对于双排键电子琴均有较强的针对性,深入地对该作品进行演奏、创作层面的研究,对于演奏者及作曲家展开相关类型的研究与工作的好处不言而明。

关键词:交响旅程双排键电子琴演奏设计《交响旅程》是日本双排键电子琴演奏家松本淳一的作品。

其作品大都采用传统作曲技法,在功能和声基础之上探索新的音响使用,采用传统配器方法以表现作曲家的音乐思想。

其在双排键电子琴领域所取得的成绩是有目共睹的,不仅发行过多张作品专辑,更凭其作品《剧的情景》于1995年获得“第31届雅马哈双排键电子琴比赛”第一名。

本文所分析的双排键作品《交响旅程》是松本淳一近几年的新作,不仅继承了其一贯的“大张力”音响风格,也渗透了强烈的表现欲望,少见的在其作品中揉入了细腻的情感内涵,与他一贯恢弘大气的风格形成了对比,可以看做是作曲家成熟后继续探索的一种表现。

一、布局与配器音响分析《交响旅程》以三拍子作为全曲强弱规律,调性布局复杂,b——升f——降G——A——F——降E——E,此外中间穿插了多次复杂的近、远关系离调。

从调性布局可以看出本曲中松本淳一的调性观念以远关系转调为主,偏好以大跨度的调性差异获得作曲家所需要的音响效果。

在结构上,全曲从“A”段落到最后的“R”段落共18个小段落,将19个小段落按照其配器、速度、情绪特点进行分析,可分为三个较大的部分。

第一部分(A-H)第一部分的音乐充满松本淳一个人风格,每个乐句都类似对话,有明显的性格差异,和声复杂,具有强大的动力性。

以作品的开始A段落为例。

前四小节以b小调属和弦根音开始,解决至b小调的主和弦与D大调的属和弦,形成了一个具有三对二度关系的极不协和的和声,并在第五小节再度连接到一个由属挂四和弦和下属二和弦组成的包含了两对二度和一个三度关系的和声中,极不和谐的音响以巨大的推力推动音乐的发展,最后以A大调的属挂四和弦结束,意外进行至B段落开头的A大调下属功能,开启了B段落。

在音色制作和配器方面,松本淳一十分注意效果器的使用与音色的搭配,以浓重的Delay效果创造出开阔的空间感,使传统声学乐器的音色在最大程度上表现出了音响的压迫感。

B、D、E、H是第一部分主题的四次出现,每次出现在配器上均有变化。

主题第一次出现时,旋律声部以小提琴齐奏开始,伴奏声部为其他弦乐声部演奏的极为干净果断的柱式和弦,中间穿插了一些特征不同的其他乐器演奏旋律声部,如振音琴等,增加了音色的对比性。

主题第二次出现时依然以弦乐阐释,与第一次出现时最明显的差异是在低音声部增加了定音鼓作为低音的加强,使伴奏声部更加有冲击力。

主题第三次出现时篇幅较为短小,仅有四个小节,配器使用了颤音琴、弦乐拨奏这类活泼而富有跳跃性的音色,为接下来的段落起到了铺垫的作用。

主题第四次出现时,依据音乐发展的需要配器产生了变化,除原有的弦乐由连奏改为顿弓外,还加入了木管、铜管,打击乐组也进行了重新配置,音响上散发出明亮辉煌的色彩,此外下键盘使用强有力的平行级进下行的柱式和弦,更增加了音乐的张力,将第一部分的情绪推到最高点,这种情绪即将与第二部分的开始形成强烈的反差。

第二部分(I-L)第二部分一改第一部分强势的风格,从带有跳跃性、力量扎实的织体转变为富有线条性、低沉游荡的忧郁情绪。

这种手法在松本淳一以往的创作中并不常见,司空见惯的英雄主义情绪被媚细腻的婉约情感所取代,如月光下的大海忧郁中夹杂着暗涌。

I段开始速度由Allegro改为Meno Mosso,低音声部改为持续三小节的长音,织体声部全部为连音奏法的线条性织体,每一个句子都是前一句子的延续,没有强烈的对比,大都以长线条的乐句作为音乐表情的阐释手段,采用了上下键盘分别以举例较宽的音程叠置构成两对二度音程的手法表现出音乐的紧张感与神秘感。

J段落中作者的思想表达更加清晰,大篇幅的开放排列和弦削弱了不协和和弦的紧张感,上下键盘复调式的进行形象的表现出对话感,延续的长线条句子如有人在倾诉,两条旋律相互呼应形成一个整体。

同样的主题在K、L段落中再次出现,贯穿整个第二部分,甚至到第三部分的某些段落依然出现了第二部分的主题。

第二部分尤为重视配器的层次感,由薄至厚。

其过渡作用的I段使用了色彩感极强的长笛、竖琴、大管,辅之以弦乐,使音乐瞬间褪去了第一部分强烈的金属感,宁静感扑面而来。

J、K段落的配器与I段形成明显的递进关系,J段使用了单簧管、大管、双簧管三种乐器,替换了长笛、竖琴,K段加入了弦乐、圆号,长笛再次出现。

在情绪上,该段结尾处使用了升f小调的属功能九和弦到降G大调主功能七和弦铜管合奏的柱式和弦连接,打破了前面旋律的线条感,强烈的不协和感瞬间给音乐带来巨大的动力。

过渡到L段落时,左手部分前四小节使用小号独奏作为旋律声部,弦乐声部演奏振音作为伴奏支撑。

这种具有代表性的铜管、弦乐音色的强烈对比,振音带来不稳定的安静音响与小号的金属感产生的音色冲突营造出一种独特的心理反映,短暂的突兀感结束后配器开始变得丰满,其他声部的加入使音响变得辉煌而扎实,形成了一种类似于由黑夜到黎明的受众心理体验。

第三部分(M-R)第三部分在这首乐曲中具有双重功能,即对第一部分的呼应和第二部分的延伸。

从速度与音乐情绪上讲,该部分与第一部分的属性有很大的相似之处,二者皆为快板速度,音乐情绪均表现出明亮、辉煌、严肃的特点。

而从主题材料的角度来看,这部分则与第二部分使用的材料相同。

该部分中的M段落使用了与第二部分L段落相同的主题,L段落中的小号独奏材料在M 段落中继续出现,且发展为左手与右手一问一答式的对话。

在创作技法上M段落使用了斜向进行的复调创作手法,以交换运动对象的方式将左、右手较短的若干个部分凝结为一个较长线条的段落,具有很强的连续性特点。

在配器上,此段落大量使用了多种不同的搭配风格形成音色的对比,如木管组搭配钢琴、木管组搭配弦乐。

配器的对比与主题的问答关系形成逻辑上的辉映,增强了音乐的丰富性。

之后从N段落直至P段落是对L段落的再次发展。

N段落在配器上进行了更为丰富的处理,节奏更加紧凑,O段落在N段落的基础上将重音规律变为两拍一个重音,打破原有的强弱规律,之后的P、Q、R三个段落则将主题采用不同的节奏型进行表达。

其中P段落将节奏进行了紧缩处理、两拍一个和声交替;Q段落将节奏进行了放大一倍的处理,将音乐形象由铿锵有力变得庄重;R段落则是将速度加快一倍,使主题在再现中以更为紧凑干净的形象结束乐曲。

二、演奏设计对于演奏员而言,处理张力十足的音乐时首要的身体准备就是放松。

只有在松弛的前提下才能实现大动态的演奏处理,因为在紧张的状态下,无法保证更宽广的张、驰范围。

接下来从呼吸、演奏法等各方面对演奏的设计进行分析。

(一)呼吸呼吸是自然界生物最重要的共有属性,是生命的象征。

将呼吸的行为赋予音乐,使音乐获得生命力的最便捷途径。

作为音乐演奏的主体,人类的呼吸并不如同“水池效应”,一个通道注水、另一个通道同时排水,人类的呼和吸共用一个通道,呼气的同时不可吸气,反之亦然,这个特征使人类的信息沟通工具——语言产生了必要的停顿的现象,而为了交流的顺畅,停顿一般选在一个完整的表意或表情结构与另一个结构之间,“断句”就是这种现象的体现。

对音乐进行呼吸处理的理论依据也是来源于此。

良好的呼吸感建立在两个基础之上:第一,思维与身体的统一;第二,对音乐结构的正确划分。

生理呼吸是演奏者对音乐呼吸进行处理的最好切入点,在仔细分析音乐章法后,使音乐呼吸与生理呼吸相同步,这样即可将音乐呼吸自然地表现出来。

下面将以此曲的呼吸处理为例进行说明。

一个良好的开端可瞬间将手中的注意力吸引到对音乐的欣赏上来。

演奏者首先应身体放松,提前回顾音乐的处理细节,由生理呼气带动音乐的流淌。

多由长线条结构组成的第二部分在进行呼吸处理时应着重注意。

如:H段落过渡至L段落时,此处的创作渗透了强烈的戏剧性特征,使音乐情绪充满了对比性,音乐情绪的转换与戏剧角色的转换有异曲同工之处,前者与后者间形成中断,以划分意群,使对比鲜明,因此此处应有明显的呼吸痕迹。

再如P段落至Q 段落间,P段落以一个较短的和弦结束,出于音乐情绪的需要,此处的停顿亦应较为短促,演奏者可在此处呼气结束后屏息,至Q段落开始再行呼气,便可将音乐的张力表现出来。

(二)奏法1.强力度奏法强力度奏法的目的是为突出音色的音头部分。

需要注意的是,强力度奏法的实质并非简单的以较大的力量触键,而是以较快的触键速度获得明晰的音头,这是由电子键盘乐器的原理而决定的。

演奏时,演奏者应使上臂、前臂、腕关节、手掌与手指协调运作,上臂、前臂、手腕放松,适度高抬手指,以手指的弹力获得更高的触键速度实现强力度的音头效果。

如需强力度后连接较为扎实的触后,可借助手腕的推动力与手指结合实现。

例如对乐曲中的铜管组音色的处理,铜管乐器大都具有清晰地音头,这种音头使声音具有“号角”的特点,获得适度的清晰音头与明亮的音色对表现铜管乐器的特点尤为重要。

H段落的左手部分配器为铜管音色,左手高音声部带有旋律性特征。

因此在处理时应主动强调旋律声部的力度,使其音头在整个和声结构中突出出来。

A段落的最后两个铜管组和短促弦强调果断的音头,可借助手腕实现较快的初始速度,以手指“抓”键盘的演奏方式进行“加速度”处理,获得更好的音头表现。

2.断奏断奏的特点是音符时值相对较短,音与音之间留有缝隙。

演奏时手腕应放松,以保持手指触键时的肌肉弹性。

断奏的触键过程中,当手自然下落后,指尖依靠键盘的反作用力回弹,声音中断,脚键盘的断奏方法相同。

《交响旅程》这首乐曲中叫键盘声部出现了大量断奏奏法。

如乐曲开头部分,叫键盘的八分音符旋律大量使用强力度断奏奏法,演奏者应踝关节放松,通过足弓的弹力实现强力度的断奏演奏。

再如第三部分开头的“对话”部分要求演奏者使用轻巧的断奏,对手腕和手指的控制能力直接关系到演奏的音响效果。

3.断音奏法与连音奏法的结合连音奏法要求所演奏的各音之间做到连接顺畅,毫无缝隙。

在一段演奏内容中同时出现了连音奏法与断音奏法时对音响细节的处理须着重注意。

如在乐曲M段落最后四小节中,右手旋律声部的E音做连奏保持,右手的和声声部采用断音奏法,二者之间强调对比性。

在演奏中应注意对这种两种截然不同奏法在同一只手、同一时间出现的处理。

4.触后触后是在触键的初始力度产生之后手指持续按压键盘使之产生音量与音色变化的演奏技术,大多用来表现管乐器或弦乐器声音持续过程中的变化。

相关文档
最新文档