_经典作品_与美术史写作

合集下载

外国美术史与名作鉴赏-期末论文

外国美术史与名作鉴赏-期末论文

重庆大学外国美术史与名作鉴赏论文学生:胡睿学号:********指导教师:***专业:建筑环境与能源利用工程2013年10月摘要艺术是时代的镜子。

艺术品能反映出时代的思想、潮流和生活形态的改变,因而每一个时代的艺术品都与其他时代有所不同。

重大的历史变动往往意味着重大的潮流改变。

艺术囊括了物质世界和精神世界的各个方面,在这篇论文里将概述西方美术史,并对古代的宏伟建筑以及近现代的美术稍作分析。

关键词:西方美术史,印象派,后印象主义,表现主义。

目录1 古代的灿烂文明 (3)1.1始祖之壁 (3)1.1.1旧石器时代——阿尔塔米拉岩画 (3)1.1.2新石器时代——巨石阵 (3)1.2文明之火 (3)1.2.1古埃及 (3)1.2.2近东——美索不达米亚 (3)1.2.3爱琴海——希腊艺术 (4)1.3罗马之盛 (4)1.4宗教之源 (4)2文艺复兴的荣光 (5)2.1人性之醒 (5)2.2皇权之光 (5)2.3浪漫之风 (5)3科学的浮光掠影 (6)3.1科学之种 (6)3.1.1写实主义 (6)3.1.2印象派 (7)3.1.3后印象主义 (9)3.1.4象征主义 (9)3.1.5表现主义 (10)3.2现实之外 (11)参考文献 (11)1 古代的灿烂文明400万年前,人类站了起来。

而在那之后200万年,人类才有工具遗留。

这个人类开始把石块变成适当的形状作不同用途的旧石器时代。

1.1始祖之壁1.1.1旧石器时代——阿尔塔米拉岩画1869年一次意外的探险,一个想摆脱名利的侯爵和他四岁的女儿共同发现了旧石器时代克鲁马农人留下来的岩画。

阿尔塔米拉岩洞有超过150幅壁画,多数是简单的风景图和动物画。

颜料主要以矿物质、炭灰、动物血和土壤为主,掺有动物油脂。

颜色以红、黑、紫为主,色彩十分浓重。

这些岩画大约是为祭祀用。

这些画家兼职猎人,他们所绘动物与他们息息相关,比如许许多多牛的图案。

他们可能是觉得把动物的灵活与力量反映在墙上,可以夺取动物的灵魂或是力量,易于部落捕猎的行动。

美术史上的经典之作

美术史上的经典之作

美术史上的经典之作在美术史上,有许多作品因其独特的艺术风格、卓越的技艺和深远的影响而成为经典之作。

这些作品不仅仅是艺术品,更是代表了一个时代、一个文化和一个艺术派别。

本文将介绍几幅美术史上的经典之作,探讨它们的艺术特点以及对后世艺术发展的影响。

第一幅作品是达·芬奇的《蒙娜丽莎》。

这幅作品被视为世界上最著名的肖像画之一,也是文艺复兴时期的代表作品。

画中的蒙娜丽莎注视着观众,透露出一种神秘而微妙的笑容,这种表情给人以真实的感觉,引人深思。

达·芬奇运用了透视原理和明暗对比,使得画面具有了立体感和层次感。

此外,他对细节的精细描绘,尤其是蒙娜丽莎的眼睛和嘴唇,使得作品更加逼真。

《蒙娜丽莎》的影响力不可小觑,它不仅为后世绘画师提供了灵感,还成为了艺术品鉴赏和研究的热点。

第二幅作品是梵高的《星夜》。

这幅作品是梵高于1889年创作的,描绘了他在圣雷米精神病院住院期间的风景。

画中的星夜、月亮和村庄构成了一个梦幻般的景象,给人一种神秘而壮观的感觉。

梵高运用了明亮的色彩,以及粗犷的笔触,突出了他独特的艺术风格。

《星夜》充满了情感和表达主义的特点,它传达了梵高内心的痛苦和无尽的渴望。

这幅作品不仅仅是一幅美丽的风景画,更是梵高的心灵独白,对后世艺术家产生了深远的影响。

第三幅作品是毕加索的《基督受难像》。

这是一幅表现主题十分深沉的作品,毕加索以抽象的方式描绘了基督受难的场景。

他运用了扭曲和破碎的形象,来表达对人类苦难和战争的关注。

这幅作品是毕加索蓝色时期的代表作之一,它展现了他对艺术和政治的关注,并为未来的抽象艺术铺平了道路。

《基督受难像》具有强烈的视觉冲击力和象征意义,使人们重新审视和思考艺术的定义和功能。

除了以上三幅作品,还有许多其他的经典之作如达利的《记忆的永恒》、米开朗基罗的《达维德像》以及梵高的《向日葵》等,它们都是美术史上的宝贵遗产,每幅作品都有其独特的价值和意义。

美术史上的经典之作通过其艺术的独特性和深远的影响,成为了后世艺术家和观众借鉴和学习的对象。

美术史论范文

美术史论范文

美术史论范文美术史是一门研究艺术发展历程、艺术家及其作品的学科,通过对不同时期、不同地域的艺术作品进行分析和研究,可以了解到不同文化背景下的艺术表现形式和艺术创作理念。

美术史的研究不仅可以帮助我们了解艺术的发展轨迹,还可以启发我们对艺术的理解和欣赏。

本文将从古代艺术到当代艺术,探讨美术史的发展轨迹和对当代艺术的影响。

古代艺术是人类文明的重要组成部分,它反映了古代人们的生活、信仰和审美观念。

古代艺术作品在形式和主题上都具有鲜明的特点,比如古埃及的壁画和雕塑以及古希腊的雕像和陶器等。

这些作品不仅在当时具有重要的宗教和社会意义,同时也为后世的艺术家们提供了丰富的创作素材和灵感。

古代艺术的研究不仅可以帮助我们了解古代文明的发展和演变,还可以启发我们对当代艺术的创作和欣赏。

中世纪艺术是古代艺术和文艺复兴之间的过渡时期,它在形式和主题上都受到了宗教和政治的影响。

中世纪的艺术作品以宗教题材为主,如教堂的壁画、玻璃窗和雕塑等。

这些作品不仅在当时具有重要的宗教意义,同时也为后世的艺术家们提供了丰富的宗教题材和表现形式。

中世纪艺术的研究不仅可以帮助我们了解中世纪的宗教和政治制度,还可以启发我们对当代艺术的宗教主题和表现形式的创作和欣赏。

文艺复兴是欧洲艺术史上的一个重要时期,它标志着古典艺术的复兴和现代艺术的诞生。

文艺复兴的艺术家们致力于恢复古代艺术的传统和精神,他们在绘画、雕塑和建筑等领域取得了重要的成就。

文艺复兴的艺术作品在形式和主题上都具有鲜明的特点,如达·芬奇的《蒙娜丽莎》和米开朗基罗的《大卫像》等。

这些作品不仅在当时具有重要的艺术意义,同时也为后世的艺术家们提供了丰富的创作素材和灵感。

文艺复兴的艺术研究不仅可以帮助我们了解文艺复兴时期的社会和文化背景,还可以启发我们对当代艺术的创作和欣赏。

现代艺术是20世纪艺术史上的一个重要时期,它标志着艺术的多样化和自由化。

现代艺术的艺术家们致力于突破传统的艺术表现形式和审美观念,他们在绘画、雕塑、摄影和装置等领域取得了重要的成就。

中国美术史作品鉴赏2500字左右

中国美术史作品鉴赏2500字左右

我国美术史作品鉴赏一、概述我国自古以来就有着悠久灿烂的美术传统,无论是绘画、雕塑还是工艺品,在世界艺术史上都占有重要地位。

我国美术作品不仅在艺术技法上具备精湛的表现力,更融入了深厚的文化内涵,展示了博大精深的中华文化。

本文将结合我国美术史上的经典作品,从不同的角度对这些作品进行鉴赏和分析。

二、唐代丹青1. 作品名称:《洛神赋图》《洛神赋图》是唐代著名画家顾恺之的代表作,它描绘了汉代大文学家司马迁赞颂洛神的故事。

这幅作品以唐代山水画为主,富有诗意的笔墨表现出了古代女性的风采和气质。

2. 作品名称:《女史箴图》《女史箴图》是唐代女画家周昉的代表作之一,她婉约含蓄而又洒脱大气的画风,展示了唐代女性的高雅与风韵。

此作品不仅在艺术表现上有着独特的个性,更在当时的艺术史上具有划时代的意义。

三、宋元绝妙1. 作品名称:《清明上河图》北宋画家张择端创作的《清明上河图》是我国绘画史上最著名的作品之一。

这幅作品以精湛的写实技法描绘了宋代都市的各个方面,体现了北宋时期城市风貌与社会风尚。

通过这幅作品,人们可以感受到千年前的繁华与生活场景。

2. 作品名称:《献寿图》元代画家黄公望的《献寿图》以典雅清丽的风格,将我国传统绘画技法发挥到了极致。

画面上的灵动笔墨,勾勒出了人物的生动形态和优美动态,展现了我国绘画的艺术魅力与审美情趣。

四、明清艺术呈现1. 作品名称:《富春山居图》明代艺术家文征明的《富春山居图》是我国绘画史上的杰作之一。

这幅作品以细腻的笔触和精湛的构图技巧,表现了富春山水的清幽和恬静。

这幅作品不仅在绘画技艺上有着极高的水准,更体现了文人雅士的高雅情调与内心世界。

2. 作品名称:《居山图》四大家之首的文人画家董其昌的《居山图》以饱满流畅的笔墨勾勒出了自然山水的宏伟气势和绵延曲折的线条美感。

此作品凝聚着董其昌在绘画艺术上的精微心得,展示了明代绘画的高度成就与艺术风貌。

五、现代精品绘画1. 作品名称:《白菊图》著名花鸟画家徐悲鸿的《白菊图》以恢宏大气的笔墨和细腻入微的表现手法,展现了白菊风姿的优雅与华贵。

对中外美术史的经典作品进行作品赏析

对中外美术史的经典作品进行作品赏析

对中外美术史的经典作品进行作品赏析
1. 《蒙娜丽莎》那神秘的微笑,哎呀,就像一个永远解不开的谜!你看她静静地坐在那里,似笑非笑的表情,让人忍不住想要去探究背后的故事。

她难道不是美术史上最具魅力的存在之一吗?
2. 梵高的《星夜》哇,那旋转的星空简直要把人吸进去!就好像我们也置身于那奇幻的夜晚,感受着梵高内心的激情与狂热。

这画作难道不让你惊叹吗?
3. 大卫雕塑,多么雄伟啊!他站在那里,就如同一个真正的英雄,充满了力量和勇气。

你说他是不是让人感受到了那种阳刚之美呢?
4. 《最后的晚餐》里,每个人的表情都那么生动!就好像他们真的在进行那场紧张的对话,这场景真的太震撼了,不是吗?
5. 张择端的《清明上河图》,哇塞,那长长的画卷展现出的繁华景象,简直就是一个活生生的古代城市!仿佛能听到集市上的喧闹声,你难道不想去逛逛吗?
6. 莫奈的《睡莲》系列,那柔和的色彩就像一首优美的诗。

它们像是在轻轻地诉说着什么,让人的心情也变得格外宁静,是不是很神奇?
7. 古希腊的雕塑《掷铁饼者》,那完美的姿态,不就像是运动场上最耀眼的明星吗?让人对力量和美有了新的认识。

8. 顾恺之的《洛神赋图》,那飘逸的线条,就如同仙女的裙摆。

画中的故事是那么凄美,怎能不让人陶醉其中呢?
9. 达芬奇的《维特鲁威人》,精准的比例就像一个完美的数学公式。

这难道不是人类对自身探索的一个伟大成果吗?
10. 毕加索的《格尔尼卡》,那扭曲的画面像是在呐喊!它强烈地表达着痛苦与愤怒,让人不得不深思战争的残酷,不是吗?
我觉得中外美术史的这些经典作品真的是人类艺术的瑰宝,它们以各自独特的方式展现着美与力量,给我们带来无尽的震撼和思考。

美术作品简介范文

美术作品简介范文

美术作品简介范文
《时光之美》
这幅美术作品名为《时光之美》,是由知名艺术家李华创作的油画作品。

整幅画面以抽象的形式呈现出了时间的流逝和美丽的变化。

画面的中心是一片飘逸的云彩,云彩的轮廓流畅而柔美,仿佛在告诉观者时间在这片天空中流逝。

在画面的左上方,几朵鲜艳的花朵盛开着,展现出了生命的活力和美丽。

而在画面的右下方,则是一片枯萎的树枝,暗示着时间的残酷和不可避免。

整幅画面的色彩运用非常丰富而又协调,云彩的淡蓝色与花朵的鲜艳颜色形成了鲜明的对比,使得整个画面更加生动和有趣。

李华巧妙地运用了光影和线条的变化,使得画面呈现出一种朦胧而又悠远的感觉,让人仿佛置身于时光流转的世界之中。

《时光之美》这幅作品,正是艺术家对时间和美丽的诠释和表达。

通过抽象的方式,展现了时间的流逝和生命的变迁,同时又让人感受到了岁月的美丽和不朽的韵味。

这幅作品不仅是一幅油画作品,更是艺术家对生命和时间的深刻思考和感悟。

名画鉴赏800字

名画鉴赏800字

名画鉴赏800字名画是艺术的精华,是人类智慧和情感的结晶,是文化传承的重要载体。

每一幅名画都有其独特的艺术风格和内涵,通过欣赏名画,我们可以领略艺术家的创作理念,感受艺术的力量。

《蒙娜丽莎》是世界上最著名的名画之一,也是文艺复兴时期伟大画家达·芬奇的代表作品。

这幅画以蒙娜丽莎的微笑世人皆知,她的眼神灵动而又神秘,给人以无穷的遐想和想象空间。

画中的蒙娜丽莎身着华丽的服饰,头戴华贵的头饰,背景则是一片湖光山色。

整幅画给人一种安静、神秘的感觉,仿佛蒙娜丽莎是从画中走出来的。

《星夜》是荷兰后印象派画家梵高的代表作之一。

这幅画以蓝色为主调,画面中的星空布满了明亮的星星和飘动的云彩,而地面上则是小道、房屋和树木。

整幅画给人一种奇幻、梦幻的感觉,让人仿佛能够感受到星空的宁静和浩瀚。

梵高通过这幅画表达了他内心深处的孤独和对美的追求。

除了这些世界著名的名画,中国也有许多优秀的名画作品。

《清明上河图》是中国宋代画家张择端的代表作品,这幅画以其宏大的气势和细腻的描绘而闻名于世。

画中描绘了北宋时期汴京繁华的城市景象,人物、建筑、自然景观等都栩栩如生,给人一种身临其境的感觉。

通过这幅画,我们可以了解到宋代时期的社会风貌和人们的生活情况。

名画的鉴赏不仅仅是欣赏其画面,更要了解其背后的文化和历史背景。

艺术家的创作初衷、意图以及所表达的思想和情感都是我们鉴赏名画时需要思考和探索的问题。

通过深入了解艺术家和作品,我们可以更好地理解和欣赏名画。

名画的鉴赏也需要一定的审美能力和艺术知识。

我们可以通过学习艺术史、美学理论等知识来提升自己的鉴赏能力。

同时,也可以参观博物馆、画廊等艺术展览,与专家和艺术家进行交流,从中学习和借鉴。

名画是文化的瑰宝,是人类智慧和情感的结晶。

通过欣赏名画,我们可以领略艺术的魅力,感受艺术家的创作理念,进一步提升自己的审美能力和艺术修养。

让我们一起走进名画的世界,探索其中的奥秘吧!。

选择一幅中国古代经典美术作品进行赏析,不少于600字

选择一幅中国古代经典美术作品进行赏析,不少于600字

选择一幅中国古代经典美术作品进行赏析,不少于600字一、《清明上河图》是中国十大传世名画之一为北宋风俗画作品,宽24。

8厘米,长528。

7厘米,绢本设色,该画卷是北宋画家张择端存世的仅见的一幅精品,属国宝级文物.现存于北京故宫博物院。

作品以长卷形式,采用散点透视的构图法,生动地记录了中国一二世纪城市生活的面貌。

全卷所绘人物五百余位,牲畜五一多只,各种车船二一余辆艘,房屋众多,道具无数,场面巨大,段落分明,结构严密,有条不紊。

技法娴熟,用笔细致,线条道劲,凝重老练。

反映了高度精纯的绘画功力和出色的艺术成就。

同时,因为画中所绘为当时社会实录,为后世了解研究宋朝城市社会生活提供了重要的历史资料。

描述的人物就有五百五一多个,有做生意的商贾,有看街景的一绅,有骑马的官吏,有叫卖的小贩.有乘座轿子的大家眷属,有身负背等的行脚僧人,有问路的外乡游客,有听说书的街巷小儿,有酒楼中狂饮的豪门子弟,有城边行乞的残疾老人男女老幼,士农工商,三教九流,无所不备。

可以说是五花八门,形形色色,这些充分显示了当时生活的繁荣,可见,作画者是有着深厚的社会基础和高度的生活观察能力的人,才可以创作出这样一件超现实主义的伟大杰作。

同时也将上层人物的悠闲奢侈、舒适骄横的生活情形与下层人物的艰幸劳苦、风尘忙碌的生活状态放在同一画面下形成鲜明的对比,真实记录生活的全貌。

二、在技法上,大手笔与精细的手笔相结合,善于选择那些既具有形象性和富于诗情画意,又具本质特征的事物、场面及情节加以表现。

十分细致入微的生活观察,刻划每一位人物、道具。

每个人各有身份,各有神态,各有情节。

房屋、桥梁等建筑结构严谨,描绘一笔不苟。

车马船只面面俱到,谨小而不失全貌,不失其势。

比如船只上的物件、钉铆方式,甚至结绳系扣都交待得一清二楚令人叹为观止,结语《清明上河图》是一幅具有重要历史价值的风俗。

关于古代美术史中的经典作品

关于古代美术史中的经典作品

关于古代美术史中的经典作品
古代美术史中的经典作品包括但不限于以下几部:
1. 《洛神赋图》:东晋画家顾恺之的作品,以曹植的《洛神赋》为蓝本,用图像表现了赋中“神人交融”的场景。

2. 《女史箴图》:顾恺之的又一作品,以《女史箴》为题,用图像表现了古代妇女应遵守的行为准则。

3. 《清明上河图》:北宋画家张择端的作品,以生动的笔触描绘了清明时节的汴京景色和城市生活。

4. 《富春山居图》:元代画家黄公望的作品,表现了富春山的自然风光和人文气息。

5. 《汉宫春晓图》:明代画家仇英的作品,以细致的笔触描绘了汉代宫廷的日常生活和建筑风貌。

6. 《百骏图》:清代画家郎世宁的作品,以写实的手法表现了百匹骏马的形态和神韵。

7. 《步辇图》:唐代画家阎立本的作品,描绘了唐太宗乘坐步辇巡游的场景。

8. 《唐宫仕女图》:唐代画家张萱的作品,表现了唐代宫廷女子的形象和生活。

9. 《五牛图》:唐代画家韩滉的作品,以五头牛为主题,表现了牛的形态和神韵。

10. 《韩熙载夜宴图》:五代画家顾闳中的作品,以韩熙载的家宴为场景,
表现了宴会的氛围和人物形象。

这些作品代表了中国古代美术的杰出成就,具有极高的艺术价值和历史意义。

古代墓葬与中国美术史写作

古代墓葬与中国美术史写作

古代墓葬与中国美术史写作中国古代墓葬与中国美术史写作是一对密不可分的传统,几乎无论哪个历史时期和政治派别,流传的文化皆像衣衫一般不曾更换。

从墓室的内外装饰以及墙壁上的造型艺术到墓志铭的写作,中国古代的墓地形成了一个特色突出的墓葬文化。

在这一背景下,中国美术史的写作则充满了古典的精神和文化意义,正是这种特殊的美学环境给中国美术史以独特的思想支撑。

中国古代墓葬以及墓室内外的装饰作出了充分而且系统性的诠释。

从先秦至明清,墓葬活动是中国古代迁徙、贵族职位以及象征意义上的政治视角。

此外,古代墓葬形成了中国古代社会文化以及礼仪习俗。

礼乐因此被视为真正的礼仪习俗,从婿娶、丧葬、祭祀、行礼等各种仪式都包含有非常丰富的礼乐内容,而这些仪式的礼乐表演总是息息相关于社会中政治和文化变迁。

中国古代墓志铭也堪称古典美术文学的典范,它是对中国人生活中重要事件的凝视,描记的是社会的发展与变化,是以中国古代伦理道德以及儒家思想下的生活作为针对性的框架。

因此,古代墓志铭比较融合,把一定的文学艺术形式运用到古典赠书文藝中,有着明显的古典文学特殊而丰富的文化内涵。

遵循中国古代墓葬文化的思想精神,中国美术史的写作也表现出了完整的古典精神和文化意义。

例如,《周礼》是唯一以中国社会礼仪习俗为创作和思考内容概念的美术史编著之书,其思想体系丰富充沛,其中蕴藏着中国古代墓葬文化的精神。

《通志铁浮图》同样也是一部传承了中国古代墓葬文化精髓的具有特殊文化内涵的美术史作品,它不仅反映了中国古代墓葬礼仪上的伦理道德,还集中反映了儒家、道家以及佛家范畴中的根本思想理论体系。

中国古代墓葬与中国美术史的写作是一组互相又紧密相连的传统。

中国古代墓葬的文化精神为中国美术史的写作打下了坚实的基础,它打开了中国古典文化的精神之门,使中国美术史以特殊的思想支撑在其发展之路上走的更加稳健的步伐。

谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品

谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品

谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品自然美是美术创作中最古老、最基本的题材之一,它可以是自然界的景物、植物、动物等等。

自然美作为艺术创作的题材源远流长,可以追溯到古代文明的起源。

在美术史课程中,我们学习到了许多以自然美为创作题材的著名作品,这些作品通过艺术家的表现和观点,展现了自然美的多样性和魅力。

我们不得不提到画家莫奈的作品《睡莲》。

这幅画作是莫奈在晚年时期创作的系列作品之一,他将自家位于吉维尼公园的花园改造成了一个花园岛,专门种植了各种各样的花卉植物,其中就有睡莲。

莫奈在创作这幅作品时,采用了明暗对比的技法,通过光影的变化和色彩的丰富,描绘出了睡莲的柔美和生机。

这幅画作中的睡莲花卉栩栩如生,仿佛可以闻到花香和水滴的声音,给人一种宁静和平和的感觉。

另外一个著名的自然美作品是梵高的《星夜》。

这幅画作是梵高在入院期间创作的,他透过窗户看到的星夜景象给他留下了深刻的印象。

《星夜》以浓郁的色彩和旋转的线条表现了梵高内心的不安与孤寂,它可以说是梵高艺术的代表作之一。

通过这幅画作,我们可以感受到梵高对自然美的独特理解和审美情感,同时也可以看到梵高在艺术创作中的的深度和敏感。

除了绘画作品,自然美的题材在雕塑艺术中也有很多出色的作品。

比如罗丹的《思想者》。

这座雕塑以一个裸体男子的形象展示了人类内心和思想的力量。

罗丹通过雕塑的姿态和表情,刻画出了一个思考和沉思的人物形象。

这座雕塑的自然美在于它的真实和深度,通过艺术家的手法和技巧,使得这个雕塑作品具有了生命力和情感。

还有许多其他的以自然美为题材的著名作品,比如莫奈的《向日葵》、戈雅的《第三五月》、达芬奇的《蒙娜丽莎》等等。

这些作品通过艺术家的表现和观点,展示了自然美在不同艺术形式中的表现方式和意义。

它们通过色彩、线条、形状等元素的运用,传达出艺术家对自然美的独到见解和情感体验。

以自然美为创作题材的著名作品在美术史课程中有着重要的地位。

它们通过艺术家的观察和表现,以独特的手法和技巧展示了自然美的多样性和魅力。

中华美术史中的经典与现代

中华美术史中的经典与现代

中华美术史中的经典与现代中华美术是中国传统文化中的瑰宝,经过几千年的发展,中华美术逐渐成熟,形成了独特的风格和特点。

在中华美术史中,有许多经典的作品经久不衰,成为了我们认识中华美术的基础。

同时,随着时代的变迁,中华美术也在不断地发展和更新,现代美术从中华传统文化和西方艺术中吸取营养,形成了独特的艺术风貌。

本文将从中华美术史中的经典和现代,以及二者之间的联系和影响角度出发,探讨中华美术带给我们的启示和感悟。

一、中华美术史中的经典中国美术的早期历史可以追溯到史前时期,最早的代表性作品是新石器时代的彩陶和玉器。

随着历史的演进,商周时期的青铜器、汉代的画像石、唐代的壁画和宋元画派,都成为了中华美术史中的经典作品。

其中,唐代壁画以佛教为主题,描绘了佛、菩萨、达摩等形象,结合中国传统文化的精髓,形成了唐代画派的独特风格。

其次,宋元时期江南画派的出现,标志着中华美术的风格从古典向写实主义的方向发展。

像赵孟頫的行草、文征明的花鸟画、水墨山水,都成为了中华美术史中的经典之作,为后世的书法、画派奠定了坚实的基础。

这些经典作品不仅是中华美术发展的里程碑,更是中华文化传承的重要载体。

经典作品虽老旧,但依旧具有深远的意义和价值,是我们了解和探究中华美术的基础。

二、现代中华美术的发展而随着时代变迁和外部文化的交流与影响,中华美术也在不断的演进和更新。

19世纪末20世纪初西方艺术文化的介入,对中国美术的创作和发展形成了极大助推,从而催生了中国现代美术的发展。

近现代的中华美术变得更加开放、多元化、前卫和创新,系列的艺术流派如新月派、民族画派等的崛起与发展,都赋予现代中华美术更多新颖的表述与风格。

1992年,中国美术馆展出了当代美术展,标志着中国现代美术的起步。

自此,中国当代艺术发展迅速,越来越多的画家开始探索跨越时空、地域文化范畴,形成了具有鲜明中国文化特色的艺术形式和思想。

三、经典与现代的联系中华美术的经典与现代之间,在表现方式和创作手法上有很大的不同,但二者之间同样存在着联系和影响。

谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品

谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品

谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品可以说是艺术史上的经典之作。

自然美作为永恒的艺术题材,一直以来都是艺术家们创作的重要素材。

这些作品或逼真地描绘了自然景象,或表达了艺术家对自然的赞美和敬畏之情,从而成为艺术史上的经典之作。

在美术史课程中,学生们不仅可以欣赏这些作品的艺术价值,更可以从中感受到艺术家们对自然美的理解和表达,以及他们在创作中所体现的审美追求和艺术境界。

下面,我们就来谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品。

我们不得不提到文艺复兴时期的莱昂纳多·达·芬奇。

作为文艺复兴时期最杰出的多才多艺的艺术家之一,莱昂纳多·达·芬奇的作品无一不展现了对自然美的追求和理解。

在他的名作《蒙娜丽莎》中,通过精湛的细节描绘和神秘的微笑,莱昂纳多·达·芬奇将这位贵族女性的风采和神韵表现得淋漓尽致,展现了他对自然美的敏锐观察和出色表现能力。

莱昂纳多·达·芬奇在其作品中还通过对光影的处理和对人物形体的表现,展现了他对自然的细腻观察和对艺术的高度追求,使他的作品成为了艺术史上的经典之作。

除了莱昂纳多·达·芬奇,另一位以自然美为创作题材的著名艺术家就是荷兰的伟大画家梵高。

梵高的代表作《星夜》无疑是他对自然美的最好诠释之一。

在这幅作品中,梵高通过对星空的独特表现和对村庄的生动描绘,展现了他对自然美的高度理解和独特见解。

作品中的星空给人以震撼和共鸣,让观者仿佛置身于宇宙之中,感受到了宇宙的壮丽和神秘。

梵高在作品中对色彩的运用和对线条的处理,也彰显出他对艺术的独到见解和高超技艺,使他的作品成为了艺术史上的杰作。

谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品

谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品

谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品自然美一直是美术创作中的重要题材,它是美学思想中的一个基本概念,在美术作品中具有深厚的历史积淀和文化内涵。

在美术史课程中,以自然美为创作题材的著名作品不计其数,以下通过几个代表性作品来谈谈自然美在美术史上的重要地位和艺术表现形式。

首先,我们来看克劳德·莫奈的《睡莲》系列。

这个系列是法国印象派艺术家克劳德·莫奈生命中最后的创作,也是他对自然美最深刻的感悟。

《睡莲》系列作品是一个整体,由250多幅画组成,表现的是花园里的池塘和莲花。

莫奈通过自己的视角,将自然之美淋漓尽致地呈现在画布上,他展现出了自然的细节,色彩和光影感受,拓展了观众心灵的视野。

其次,我们来看荷兰画家文森特·梵高的《星夜》。

这幅作品是画家在医院治疗期间的创作,他在对自然的热爱和对人类生命的感慨中,创作出这幅惊艳的作品。

梵高将自己视角下的星空呈现在画布上,以强烈的情感和艺术手法表达了对自然的赞美。

画面中奔腾的星河,互相交织的线条,以及浓重的色彩,展现了自然美的壮观和宏伟。

再次,我们来看美国艺术家凡·高的《沃斯沃斯的午后》。

在这幅作品中,凡高表现了法国普罗旺斯地区的乡间生活场景。

他采用了鲜艳而富有生气的色彩,在田野和花丛中表现了自然美的细腻和动感。

在这幅作品中,自然和人类的关系紧密相连,画家通过对细节的精细表达,让观众进一步品味自然的美妙和人与自然的和谐共存。

最后,我们来看荷兰画家雷米布兰特的《荷柏林佳景》。

荷兹别林是荷兰独有的一种地貌,布兰特以其所见所感为题材,描绘出了荷兹别林的丰富多彩。

他善于运用细节和构图,将自然的美和幸福感完美地融合在一起。

这幅作品通过其强烈而原生的色彩和形式来吸引人的目光,让人心旷神怡,感受到自然的力量和魅力。

这些以自然美为创作题材的著名作品反映了画家对于自然美的理解和表达,也对后续艺术创作产生了深远的影响。

在这些作品中,我们看到了自然的壮美、清新悠然、和谐共存等诸多主题的发展和演变,它们不仅立足于自然美的基础上,还在艺术形式和手法上有着独到的表现形式。

谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品

谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品

谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品
自然美是美术创作的常见主题之一。

在美术史课程中,我们可以看到许多以自然美为题材的著名作品。

下面,就让我们来谈谈其中几件经典之作。

《水仙》是荷兰画家梵高一幅以花卉为创作题材的著名作品。

画面中,一朵茎秆细长的水仙花和一朵正在开放的花苞构成了整个画面的主体。

梵高巧妙的运用对比,将花朵和叶子的颜色渲染的异常鲜艳,更加突出了自然中的美。

画面中的色彩和构图的处理,都呈现出一种强烈的生命力和个性化的表现方式,使整幅作品充满了艺术的张力。

另外,法国画家莫奈的《睡莲》系列画作也颇受人们的喜爱。

被称为“印象派的审美经典”,莫奈在这一系列的画作中,捕捉到了水面上随风荡漾的花和荷叶的生命力,运用色彩与光的变化,捕捉到了广阔宏大的大自然风光。

在画作中,每一片荷叶和水面上的浪花都显得非常栩栩如生,极具表现力。

此外,黄宾虹的《秋山水》也是一幅以自然美为主题的精品。

黄宾虹在这幅作品中,巧妙地将山石、树木和云彩之间的关系巧妙处理,创造出了一幅充满生机的自然景象。

画面中的树木和云彩助推了山石的神韵,展现了内心深处的生命力和情感,引人入胜。

总之,自然美是艺术创作的重要主题之一,画家可以直接从大自然中汲取艺术营养,创作出一个又一个具有高度审美和表现力的艺术杰作。

以上所述的美术作品并不仅仅是表现自然美的经典之作,同时也为我们提供了一个欣赏和理解艺术的窗口,告诉我们如何从日常生活中汲取灵感,让艺术作品更加丰富和生动。

谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品

谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品

谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品是艺术史上的重要部分,自然美作为艺术创作的源泉和灵感,一直影响着艺术家们的创作。

在艺术史的长河中,有许多著名作品以自然美为主题,贯穿了不同的艺术流派和时期,展现了对自然美的不同理解和表现方式。

本文将围绕这一主题,选取几部著名的作品,以展示自然美在美术史课程中的重要地位。

我们不得不提到文艺复兴时期的《蒙娜丽莎》,由达·芬奇绘制的这幅作品被誉为“世界上最著名的肖像画之一”。

在这幅画中,蒙娜丽莎优雅地坐着,微微侧着头,微笑着凝视观者。

画中的背景是一个宁静的景色,有河流、山川和远处的小镇。

达·芬奇通过对自然景色的描绘,配合蒙娜丽莎的微笑,展现了一种极致的自然美,被誉为一个完美的形象。

荷兰的著名画家梵高的《向日葵》系列作品也是以自然美为创作题材的典范。

梵高在这一系列作品中,以夸张的笔触和对比强烈的色彩,描绘了向日葵在阳光下的生机勃勃的姿态。

这些作品展现了梵高独特的艺术风格,同时也表达了对自然美的热爱和敬畏之情。

《向日葵》系列作品被视为梵高的代表作之一,也被认为是世界上最具影响力的自然美主题作品之一。

另一部以自然美为创作题材的著名作品是印象派大师莫奈的《睡莲》系列作品。

莫奈在晚年创作的这一系列作品中,以水中睡莲为主题,通过对光影和色彩的表现,展现了一种超然的自然美。

莫奈在《睡莲》系列作品中追求了一种极致的抽象表现,将自然美提升到了一种理想化的境界。

这些作品成为了印象派画作的代表之一,也被视为世界上最重要的自然美主题作品之一。

美术史中的经典之作

美术史中的经典之作

美术史中的经典之作经典之作——达芬奇《蒙娜丽莎》达芬奇,《蒙娜丽莎》。

这幅作品不仅仅是美术史上的经典之作,更是象征了人类形态学与心理学的完美结合。

尽管这幅画的创作历史并不完全清晰,但是《蒙娜丽莎》的魅力使得它成为全球最受欢迎的艺术作品之一,每年都有数以百万计的游客前来参观。

那么,《蒙娜丽莎》之所以成为经典之作,到底有哪些原因呢?一、达芬奇独特的技法。

达芬奇在创作《蒙娜丽莎》时采用了世界上第一个立体空间的绘画方法,即透视原理。

这使得该作品中的人物具有真实感,并与前景和背景相互作用,呈现出非凡的逼真感。

此外,达芬奇对色彩的应用十分精妙,他用深浅不一的色调巧妙地模拟出人脸上的色彩层次变化,从而使得蒙娜丽莎头像更加生动。

二、蒙娜丽莎所传达的情感。

《蒙娜丽莎》是一幅典型的肖像画,但是它所传达的情感却深深地吸引了人们的心灵。

画中的人物醒目而又隐藏,笑意弱化了她眼神中的某种隐秘。

这种微笑和色彩变化被解读为达芬奇对于人性的理解,凸显了达芬奇的人类主义立场。

三、蒙娜丽莎的象征意义。

《蒙娜丽莎》就像一份带有神秘符号的解谜游戏,她的微笑和眼神意味深长,意味着达芬奇对人类的思考。

蒙娜丽莎本身象征着不仅她自己,而且是一种象征性的女性形式,是人类心灵的一种缩影,而不是简单的一个肖像。

总结而言,达芬奇《蒙娜丽莎》是一幅极具美学价值、传递深刻情感、拥有深层象征意义的经典之作。

它以精湛的技法、真实自然的立体感、精细细节的描绘,以及莫凡的视觉效果将人物的精神世界和色彩层次传达出来,是艺术品中的杰作。

蒙娜丽莎的微笑是经典之作,是我们赞美达芬奇高超技巧和人类心灵的缩影。

谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品

谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品

谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品美术史课程中,自然美一直是艺术家们所钟爱的题材之一。

自然美以其广阔的魅力和丰富的表现形式吸引着无数艺术家的灵感和创作。

在美术史的长河中,以自然美为创作题材的著名作品数不胜数,其中有许多作品成为了艺术史的经典之作,深深影响着后人的创作和发展。

本文将以此为主题,探讨美术史课程中以自然美为创作题材的一些著名作品。

我们不得不提到当代艺术史上最为知名的一件作品——梵高的《向日葵》系列作品。

梵高是一位被誉为后印象主义艺术大师的艺术家,他的画作以艳丽的色彩和浓烈的笔触而著称。

《向日葵》系列中的作品以其对于自然美的独特赏识和生动的表现而广受好评。

梵高通过对向日葵的形态、色彩和纹理的捕捉和表现,展现了自然界鲜活而奇妙的美丽,不仅令人赞叹其对自然美的细致观察和感悟,也将自然美的无穷魅力呈现在观者面前。

莫奈的《睡莲》系列作品也是以自然美为创作题材的经典之作。

莫奈是印象派的代表人物之一,他以自然景观为主题,通过对光影、色彩和形态的捕捉和表现,创作了许多富有诗意和幻想的作品。

《睡莲》系列作品是莫奈晚年的杰作,他用水墨、色彩和构图的变化,表现了水面上睡莲的优美姿态和梦幻的氛围。

这些作品以其梦幻般的气氛和艺术手法,将自然美的神秘和力量展现得淋漓尽致,成为了艺术史上的经典之作。

还有许多艺术家以自然美为创作题材,创作出了许多经典的艺术作品。

比如荷兰画家弗朗西斯科·鲁伊斯达勒的《风景画》,他用丰富的色彩和细腻的笔触,表达了对自然美的热爱和敬畏。

还有英国画家特纳的《日落》,他通过对光影和色彩的变化的捕捉和表现,展现了大自然中日出日落的美丽和壮观。

这些作品无一不是对自然美的赞美和解读,它们通过艺术的手法和表现形式,展现了自然美的魅力和内涵,成为了艺术史上的经典之作。

谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品

谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品

谈谈美术史课程中以自然美为创作题材的著名作品在美术史课程中,以自然美为创作题材的著名作品有很多,它们以各种不同的形式和风格展现出自然之美,让人们通过艺术作品感受到自然的力量和魅力。

下面我们就来谈谈一些在美术史上具有重要意义的以自然美为创作题材的著名作品。

我们不能不提卡尔维特的《自然之美》,这幅作品被认为是自然主义绘画的代表作之一。

卡尔维特以石灰岩板和炭笔绘制了这幅作品,他通过细致入微的描绘和真实的色彩表现了自然的美丽和壮观。

作品中的树木、山川和水流仿佛跃然纸上,给人一种身临其境的感觉。

卡尔维特在这幅作品中展现了对自然的敬畏和对生命的歌颂,让人们深深感受到了自然的神奇和力量。

范高的《麦田上的乌鸦》也是以自然美为创作题材的经典之作。

在这幅画中,范高通过对麦田、乌鸦和天空等元素的精细描述,呈现出了一个宁静而神秘的自然景象。

画面中的乌鸦在麦田上盘旋,给人以深邃和神秘的感觉,同时也让人感受到了大自然的宁静和神奇。

范高通过这幅作品展现了自然的美丽和神秘,让观者对自然产生了一种强烈的共鸣和感动。

莫奈的《睡莲》系列也是以自然美为创作题材的经典之作。

莫奈在这个系列中通过对睡莲池塘的绘制,展现了自然中的宁静和美丽。

他将睡莲花卉的细致而逼真地描绘在画布上,营造出了一个充满生机和神秘的自然世界。

这些作品通过对颜色和光影的处理,让人们感受到了自然的美丽和静谧,深深吸引着观者的目光。

以自然美为创作题材的著名作品在美术史中占据着重要的地位,它们通过对自然世界的描绘和诠释,让人们感受到了自然的美丽和魅力,同时也体现了艺术家对于自然的热爱和赞美。

这些作品不仅展示了自然的壮丽和神秘,也让人们意识到自然与人类的关系是如此的密切和重要。

以自然美为创作题材的作品是美术史中不可或缺的一部分,它们对于我们理解自然和艺术的关系具有重要的启发和意义。

优秀美术评论文章[精心整理]

优秀美术评论文章[精心整理]

一、悲剧与抗争:席里柯的《梅杜萨之筏》欣赏席里柯的《梅杜萨之筏》。

海上乌云密布:巨浪滔大,似乎要把木筏和聚在它上面的遇难者吞没。

疾风呼啸着撕攫着帆篷,吹斜了用缆强拴着的桅杆。

在前景的木筏尾部,画着几个己死、将死和听天由命的人。

父亲绝望地守在心爱的儿子尸旁,用手揽着他,仿佛还希望摸出已死的心脏的跳动。

少年死者的身体画得非常精彩,它是这幅画中最富有表现力的形象之一。

少年左首仰卧着一个垂死的人,右边趴着一个伸开一条胳臂的少年的尸休;他上面是一个两眼发呆、似乎已经失去理智的人。

这一组人物的收尾是一个以赤裸的双腿直挺挺倒挂在木架上、头和双手都浸在海水里的死人身子。

这个身体和死去的儿子的身体一样,是整个构图的最强烈、最富有戏剧性的强音。

桅杆附近的一小组人物是从这一组刻着死和绝望的烙印的人物向画面右部满怀希望的人们的过渡。

以仓促架立起来的帐逢为背景的几个人物紧张地注视着天际。

其中突出的是一个用手指着远远出现的船帆的男人。

画面的右部同左部适相对立。

人们强忍着痛苦,挣扎着挺起身子,希望看见刚刚在天边隐约出现的遥远的帆影。

还有一点力气的人爬上了木桶,摇晃看手巾、破布,借以引起“阿尔古斯号”的注意。

这一组热烈、紧张和苏醒过来的人物,以打信号的黑人的生动轮廓告终。

木筏横贯整个画面,而且两端都越出了画面:席里柯以这种迎面扑来的醒目的刻划造成了最大的感染力,使整个画面形象具有了纪念碑的性质。

同时,观众一眼就可以感觉到大海的茫茫无际,孤立无援的木筏就在这大海上漂流。

画面构图把观众的视线引向远处,引向出现在水平线上的“阿尔古斯号”。

画家以此而造成了空间辽阔的感觉。

《梅杜萨之筏》是法国绘画最英勇的篇页之一。

庞大的画面洋溢着悲剧的气氛,观众即使不了解这一情节,也会被发生在他面前的这场戏剧的气氛所吸引。

画家是怀着满腔的悲愤画这幅画的。

在席里柯对人体动态和形体的表现上,的确有一种与米开朗基罗相似的完美和气质。

席里柯画的这些形象,在力量和威力方面都使人想起米开朗基罗。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

我在这个专栏的上一篇中提到美术史研究的对象随时代的发展而不断变化,并举了杜朴(Robert L. Thorp)和文以诚(Richard E. Vinograd)的《中国艺术和文化》(Chinese Art andCulture)为例,该书包括了一些以往中国美术通史中不见的图版,反映出美术史领域中的一些新趋势。

那篇小文写成后不久,读到《纽约时报》上的一篇文章,题目是《重访美术史的重头书:谁进来了?谁出去了?》,评论的恰恰也是这个现象。

作者兰迪・肯尼迪(Randy Kennedy)就《简森美术史》(Janson’s History of Art)修订本(第七版)推出之际比较了新旧版中的插图,也收集了美术史家和一般民众对插图变更的反应。

大概是为了吸引读者注意,她开篇的两句话相当耸人听闻地道出了文章的主题:从某种意义上说,美术史就像是流行电视剧《苏普兰诺家族》中的一章。

为数不多的一群艺术家被迎入名人家族,他们的作品在美术馆和明信片架子上得到永生——换句话说他们被包装成功。

而一些打手们,也就是批评家和学者,则潜伏在四周的角落里,等待时机向甚至声誉最佳者发起攻击。

作者没有把自己包括在这些“打手”之列,她因此可以传达民意,对该书的修订提出看法。

当然,如果《简森美术史》只是为少数人写的一本纯学术著作的话,那也就没有什么“民意”可言了。

关键是这部最初出版于一九六二年的西方美术史在美国公众中影响甚大。

虽然它出自一个专业美术史家之手——其著者霍斯特・W・简森(Horst W. Janson)当时在纽约大学任教——但是由于其论述的明晰和图片的丰富,它获得了连巫 鸿美术纵横“经典作品”美术史写作与作者也没有想到的成功。

该书不断增订再版,到二○○一年已经出了六个修订版,不但畅销英语世界,而且被很多人认为是入门西方美术史的首选,被许多学校选作正式教材。

上世纪六十至七十年代是这本书最流行的时候,那也正是“二战”后出生的美国人接受高等教育的时期,他们中很多人对西方美术史的知识实际是从这本书得来的。

如今的修订版却把他们记忆深刻、从小钟爱的图片去掉,换以陌生甚至让他们厌恶的作品。

因此在改编者看来是纯学术性的问题,对这些(老)读者说来则成了对他们一贯崇拜、视为神圣的艺术品的攻击和亵渎。

比如说这些读者中的许多人十分钟爱原版插图中十九世纪美国画家惠斯勒(JamesMcNeill Whistler)所绘的《母亲肖像》。

引起他们不满的不但是这张画在新版中被删掉了,而且新增的图片中包括了当代前卫艺术家克里斯・欧弗里(Chris Ofili)的《圣母玛利亚》——这是一幅非洲风格的圣母像,展览时艺术家把它放在一堆大象粪便上。

兰迪・肯尼迪的文章不是一篇美术史论文,但是所触及的是美术史中的一个关键问题,那就是美术史的陈述从来都与对特定美术品的“经典化”相辅相成。

这里所说的经典化是一个“极度选择”的过程和结果:古往今来的人类创造了恒河沙数般的美术品,但是只有极少一些被陈列在美术馆的大厅里,只有数量更微不足道的一小群能够进入《简森美术史》这样的美术史教材。

这些作品的经典性来源于它们的代表性和再现性:它们被用来显示不同时代、地区美术潮流的基本性格和最高成果,其特殊地位使它们被不断复制、广泛传播。

虽然人们通常认为使一件作品成为经典的原因是它的艺术性,英文中称为“艺术质量”(artistic quality),但是每一个时代都有自己对质量的标准,而且,在目前的美术研究中,“艺术性”这个概念对确定一个作品在历史上的地位似乎变得越来越不重要。

再以新版的《简森美术史》为例,我翻阅了一下这本一千一百页的巨著,发现它的一千四百五十张附图中的新增加者并不是因为它们的艺术性比删去的作品要高,而大多是因为它们反映了当今美术研究、鉴赏和收藏中的新观念和潮流。

比如说这部书的早期版本没有任何女性艺术家作品的插图,而新版则力图对此加以纠正。

新版对当代艺术的重视也远远超过旧版,选为插图的当代作品更反映了改编者对多元文化论(multiculturalism)的兴趣(如上举欧弗里的作品就是一例)。

全球化是另一被强调的重点,有趣的是惠斯勒的《母亲肖像》实际上被他的另一作品《白色交响曲二号》所替代。

虽然在我看来前者对人物性格的反映远比后者深刻,但后一幅画中的白衣女郎拿着一把日本扇子——改编者或许认为这张画更能表现画家对东方文化的兴趣。

这些例子说明了美术史与“经典作品”关系的一个方面,即学术潮流影响了这类作品的选择和传播。

与此相辅相成的是“经典作品”对美术史研究的影响和制约。

这种制约常常是潜在的、难于察觉的,但实际上对美术史的观念和叙事起着极其重要的作用。

一旦一件“经典作品”被美术馆、出版物和重要展览所确认,它就被加以神圣光环,成为人们注意力的焦点。

而未入选的作品则从大众的视野中消失,沉没于考古档案里或陈列所、博物馆的库房中。

“经典作品”进而造就了我所称为的美术史的“保留图像”(image repertoire)。

属于这个范畴的图像被不断复制,一方面为学者提供了研究的素材,另一方面进入流行文化,转化为形形色色的商品和娱乐品。

其结果是少量的图像得以占据极大的空间——我们只要想一想达・芬奇的《蒙娜丽莎》和凡・高的《向日葵》就可以知道这种空间所能膨胀的程度。

其他作品虽然不一定能够和这两张画相比,《母亲肖像》,惠斯勒但其图像也占据了远比自身更为庞大的学术空间和大众文化空间。

对美术史研究说来,这些“保留图像”形成了研究者面对的“第二历史”。

实际上,虽然美术史家常常认为自己所研究的是历史本身,但他们所面对的大多是经过筛选、编辑的历史材料,以大大小小的“资料库”形式存在。

最大型的资料库由专门的学术机构设立和保存,图像资料的形式开始时是黑白照片,以后变为彩色幻灯片,目前进入了数码时代。

稍微检阅一下美术史学史,我们就可以看到这个现代学科的产生和发展是和专业资料库的建立密不可分的,一些著名的美术史研究中心也是由于创立超大型资料库而在学术界建立起它们的权威地位。

比这种专业资料库低一级的是系列性的图像复制,包括大型图籍以及幻灯或数码的图像集成。

国内读者比较熟悉的有近年出版的《中国美术分类全集》,仅绘画部分就达三十卷。

西方的大学和研究者目前可以向专门的图像公司订购以国家、地区和时期为线索的各种数码图像集成。

此外,国内外的重要美术馆和古迹部门也不断推出所藏或所保管的美术品的图集,如北京、台北两地的故宫博物院都在编纂多卷本故宫藏画,敦煌研究院也已推出五卷、七卷以至二十二卷本的敦煌壁画图像。

与专业研究机构创立和保存的超大型资料库不同,这些系列书和图像集成可以被大量复制,通过商业渠道占据一个相当广阔的空间,其使用者包括图书馆、专业研究人员和业余爱好者。

它们可观的体量以及标题中“全集”之类字眼往往造成一种印象,即购买了这些集成也就占有了美术史中某一范围的全资料。

但是只要回想一下两岸故宫博物院的实际藏画数目,以及五万七千平方米之多的敦煌壁画,就可以知道这些图像集成不过是《圣母玛利亚》,欧弗里精心筛选和编辑的结果,它们所贡献给我们的不过是经过校订的“第二历史”。

这种图像集成经过进一步浓缩,最后通过公众美术馆和普及性读物而成为大众心目中的“经典作品”。

在今天的纽约或芝加哥,“逛美术馆”已经取代了往日的“逛商店”而成为家庭的节假日项目。

对一般观众来说,美术馆中的陈列和展览就是美术史本身。

学生在中学和大学一般都要选修美术史课,课本的编写因而成为出版商激烈竞争的场地,导致大量的资金投入和编辑、印刷质量的迅速提高。

《简森美术史》只是这个领域中的若干竞争者中之一,在美国和它平起平坐的另外两种教科书是玛丽莲・斯托克塔编的《美术史》(Art History)以及弗莱德・S・克雷讷和克里斯丁・J・玛米亚编的《古往今来的美术》(Gardner’s Art Throughthe Ages)。

这三部书都是皇皇巨制,页数均在一千页以上,图版也都超过一千三百幅(斯托克塔的《美术史》最为庞大,二○○五年出的新版达到一千二百六十四页,一千四百○九张图,其中一千○四张为彩版)。

但是值得注意的是,虽然这三部书使用的观念和叙事方法有所不同,但其年代学的架构和选用的代表性艺术家基本一致。

换句话说,这些书籍都为确立传统美术史中的“经典作品”做出了贡献,也都以这些作品为主轴展开对美术史的重构。

概览了美术史中的这个一般现象,我们可以回过头来反思一下中国美术史的研究和作品“经典化”的关系。

这是个相当复杂的问题,无法在这里详细讨论。

但是回顾一下美国对中国美术的研究状况,可以看到二者关系的五个基础。

其一是美术馆和私人收藏的建立和研究。

如同任何对艺术品的收集,十九世纪以来美国的中国艺术收藏是建立在“最有价值的”美术品的概念上的。

一些重要的美术馆和私人收藏的建立——如波士顿美术馆、大都会美术馆、克利夫兰美术馆、纳尔逊-阿特金斯美术馆、弗里尔美术馆以及萨克勒美术馆——都有重要学者的参与,从美术史角度证明其收藏品的艺术性和历史价值。

由这些学者编写的收藏图录为研究中国美术史提供了基本的素材。

美术史和美术收藏的联系在上世纪八十年代以前特别密切,其原因有二:一是当时的美术史研究一般以著名艺术家和名作为主要对象,二是冷战期间的中美学术交流十分有限,美国学者因此专注于西方和中国台湾所收藏的经典作品,而非中国大陆的考古和遗址材料。

把美术史研究和美术作品“经典化”连接起来的第二个基础是美术史教育。

二十世纪的中国美术史博士论文常以“专题性”(monograph)为主要特征,以数百页的篇幅集中讨论一个艺术家或一幅作品。

其对象或者已经赫赫有名,在这种情况下,一份论文的目的是提供对选题的最新、最全面的研究。

另一种情况是所论作品尚未得到足够关注,论文的目的是通过证明它在美术史上的重要性以确认其“经典性”。

不难看到,这些研究项目都与收藏密切联系,其结果是在两种意义上为美术史研究奠定基础:一方面是不断积累经过仔细鉴定和解释的名作,另一方面是通过实际案例探索研究美术品的方法和路径。

确立“经典作品”的第三个途径是重要的展览会以及辅助活动,包括展览图录的编辑和研讨会的组织。

一九六一至一九六二年在美国举行的称为《中国珍宝展》的台北故宫博物院馆藏精品展览,就是这样一个极为重要的事件,对美国的中国美术史研究,特别是对中国传统绘画的研究影响极大。

这个展览包括了北宋郭熙《早春图》、范宽《溪山行旅图》等名作,在华盛顿、纽约、波士顿、芝加哥和旧金山五个最重要的美国城市里巡回。

近日方闻教授在他退休之际回忆道:“正如与我同代的许多学者所见证的——特别是如理查德・爱德华(Richard Edward)、高居翰(James Cahill)和班宗华(Richard Barnhard)等人——那次展览中范宽的《溪山行旅图》实实在在地改变了他们的生活途径。

相关文档
最新文档