作曲小技巧3

合集下载

如何创作歌曲

如何创作歌曲
如何训练出这个记谱能力?首先你得识谱,唱的要准,歌谱的细节都很清楚。然后要练耳,包括分辨音程和分辨节奏,各种复杂的音程和节奏都要练到条件反射,一耳就能辨认。这个有点象练英语,要练到象母语的程度。当然越复杂越难辨认,但是能分辨的出复杂音程和节奏的人一定也可以写出复杂音程节奏的东西,所以想要写歌写的好对耳朵的训练要持之以恒,不断提高,而且没有尽头。练到一定程度,你听到的音乐的时候,在你头脑里反应的不是声音,而是乐谱。
在我的经历当中,我好像从来没问过别人怎么写曲子,甚至弹吉他也是,我也从来没有过老师。但是如果你思想能够走在你的技术前面,你下一步的路自己已经就看的很清楚了,不需要特别有人指点。相信我,世界上的好东西都是建立在踏实的作风和基本功上的,多加强基本素质的训练会让你无师自通。
续2:
可能这里有很多人不屑于那些学院派的专业老师,也不屑于学院派的那套东西。但是一旦你了解到了学院派的东西,会发现自己以前是多么狂妄。毕竟作曲的这一套理论和各种训练已经经历了多少个世纪多少个音乐天才的发展和研习,产生了这么多经典令人匪夷所思的作品。要想否定它的作用,还轮不到我们这些半瓶子水的小青年。
下面上一个层次,谈谈如何写好曲子
对写歌有经验的朋友来讲,要讨论一个写歌的趣味问题。一件事情,如果你会做,别人也会做,甚至人人都会做,那你做起来就很没乐趣。如果这件事只有你可以做,你的感觉会很不一样。写歌也是一样,如果一段旋律你想到了,但是听众也能想到,这个曲子就很没特色,或者说没什么水准,没难度。为什么说现在的流行音乐垃圾多,就是当你听到了开头就能预料到他下一句唱到什么音上面去,连你都能想出这样的旋律,那么这首歌必定不是什么好货色。现在的歌曲都是似曾相识的风格和曲调,听多了让人感觉腻味,因为它们太平常太普通了,没有新鲜感。我们写歌应该讲求一个作曲的乐趣,要写出可以抓住听众耳朵的东西,要让他们感觉到不一样,这是属于你自己的个性问题,只有你想出了这样的东西,别人不会这么想,如果你的曲子还能让别人觉得好听的话,那就说明你的水平真的很不错,这才是写歌的乐趣,要突出个性。

音乐学习作曲的基本原理

音乐学习作曲的基本原理

音乐学习作曲的基本原理音乐是一门艺术形式,它通过声音的组合与表达来激发人们的情感和思维。

作曲则是音乐创作的核心,负责创作和编排音乐作品。

对于想要学习作曲的人来说,理解和掌握作曲的基本原理是非常重要的。

本文将介绍音乐学习作曲的基本原理,帮助读者进一步了解作曲的过程和技巧。

一、了解音乐理论在学习作曲之前,建议先对音乐理论有一定的了解。

音乐理论是对音乐的基本原则、结构和元素进行系统研究的学科。

学习音乐理论可以帮助我们理解和运用音乐的基本元素,如旋律、和声、节奏等。

此外,了解音乐的调性和调式也是学习作曲的基础。

通过学习音乐理论,我们可以更好地理解和运用各种音乐元素,为作曲设计提供基础。

二、培养创造力和表达能力作为作曲家,创造力和表达能力是非常重要的素质。

培养创造力需要我们不断开拓思维,尝试用不同的方式去思考和处理音乐。

可以通过练习创作短小的旋律或乐句来提升创造力,也可以观察和分析他人的作品,从中获取灵感和启示。

表达能力则需要我们深入理解和把握音乐的情感表达方式,运用各种音乐手法来传达自己想要表达的情感和思想。

三、学习作曲技巧学习作曲还需要掌握一些作曲技巧。

首先,要善于运用各种音乐元素,如旋律、和声、节奏等。

可以通过分析和模仿他人的作品来学习这些技巧。

其次,要学会运用音乐的结构,如曲式和形式等。

了解不同的曲式和形式可以帮助我们组织和编排音乐材料,使作品具备良好的结构性。

另外,学习和运用作曲的技巧还需要不断进行实践和反思,通过创作不同类型的音乐作品来提升自己的技巧水平。

四、发展个人风格与风格多样性在学习作曲的过程中,发展个人的音乐风格非常重要。

个人音乐风格是作曲家独特的音乐创作特点,体现了作曲家的个性和创新。

发展个人音乐风格需要我们通过创作实践不断探索和尝试,注重个人创作的独特性和创新性。

同时,作为作曲家,也要学会在不同的风格中自由切换和融合,拓宽自己的音乐风格范围,使自己的作品更加多样化和富有创意。

五、学习借鉴他人的作品学习作曲不仅可以从理论上学习,还需要通过借鉴他人的作品来提升自己的水平。

歌曲作曲的一般技巧

歌曲作曲的一般技巧

歌曲作曲的一般技巧作曲当然要遵守音乐的规律,但各人的方法和技巧又有不同之处。

如,有的人习惯先有词后作曲,也有人习惯先有曲后填词的(香港、广东人多)。

有人先作一个总体的构思然后再动笔,有人完全按照感觉来写,认为按照下行5度和弦圈的经典走位来写旋律不会难听。

但我看,要创作一首完整的好歌曲,基本的技巧和方法还是不能没有的。

这里为大家讲解一下基本的创作技术问题。

一、主题一首歌的音乐,要有一个能够集中地概括整个作品的思想、感情、性格的音乐主题。

乐曲的长短要根据内容而定,象一条主线贯穿全曲。

歌曲的音乐主题往往是根据第一句歌词的特点所创作出来的,有些歌曲的主题,往往根据半句歌词加上衬字拉开来创作的,也有一些歌曲的主题,加了许多虚词和衬字把主题加长了。

一首歌乐曲主题的配制,首先是从研究歌词开始的,要进行反复吟颂,借此来了解歌词的意境,进行研究分析,并对歌词作修改和修整。

要形成准确、鲜明、生动的音乐主题形象,才能正确深刻地表现词意的思想内容;其次,对于体材也要选择合适的,根据内容需要量体裁衣,以增加作品的表现力和艺术感染力。

二、发展1、段落音乐的发展安排在合理的作品结构之中,歌词的结构是音乐段落结构的重要依据。

段落分一段体,两段体,三段体等。

比较常见的是两段体和三段。

段落可以分为对比和类似形式。

对比,如:前面比较舒缓,后面比较高昂;前面比较紧凑,后面比较庸散。

从文学上分析,如果你想用对比来创作的话,前面是叙事的话,后面一定要改成抒情。

从音乐上说,前面如果旋律比较平,后面就大胆的多点起伏,前面节奏多用4分音符的话,后面就用8分或16分音符。

从而起到对比的作用。

在编曲上可以更明显地看到,一般副歌部分总是比较高潮,而前面总比较缓慢。

但这也不是绝对的。

学吉他的人一定知道,是吉他入门的必弹曲。

如果写得好,那也是非常精致的东西。

但一段体对旋律要求非常高,旋律一定要好听,否则不行。

现在三段体的也很多,如陈亦讯的十年(也有人把第二段看作起承转合中的转),那英的征服(在歌后面有一段把情绪推向高潮的人声部分)等等。

教你如何作曲+教你如何作曲

教你如何作曲+教你如何作曲

教你如何作曲教你如何作曲!教你作曲作曲的技巧!作曲之前,你们需要确定准备写的歌曲是几段体的!一段体,两段体,还是三段体!两段体和三段体比较常见,就不说了!一段体最典型的例子是:西部歌王王洛宾老先生的作品《在那遥远的地方》!1. 使用和弦加入经过音来作曲。

适用于先写和声进行,然后再加入旋律。

此类曲子的旋律与伴奏的和弦相对来说,非常和谐!旋律的和声走向特别明显!但是,一般篇幅比较短小!这时候,吉他的不同的速度和扫弦节奏,不同的分解和弦的指法。

强弱节拍的不同变化,我们可以感觉到不同的旋律的!会产生不同的创作灵感的!如: 李圣杰的>的高潮部分(即副歌部分)的和弦音就非常的明显! 还有,你可以唱一下陈慧娴的>的前奏,旋律,间奏和尾奏来试着去体会一下! 2. 使用纯粹的自然音阶来作曲。

适用于写长段的旋律!先写旋律,后写和声!如:大调自然音阶:1 2 3 4 5 6 7 小调自然音阶: 6 7 1 2 3 4 5 3. 使用各种特色音阶来作曲。

这一点,我要重点讲一下!我们可以使用各个国家,或者各个民族的特色音阶来作曲!如:a. 我国常用的五声音阶:大调五声音阶:1 2 3 5 6 小调五声音阶:6 1 2 3 5 b. 和声小调音阶:6 7 1 2 3 4 #5 c. 大佛里吉亚音阶:1 b2 3 4 5 b6 b7 (Phrygian-Dominant)也有人把它叫做;弗拉门戈音阶!d. 自然音阶的各种不同的模式:伊奥尼亚模式:1 2 3 4 5 6 7 (Ionian)也就是大调自然音阶!多里安模式: 2 3 4 5 6 7 1 ( Dorian ) 佛里吉亚模式:3 4 5 6 7 1 2 (Phrygian)利底亚模式:4 5 6 7 1 2 3 (Lydian)混合利底亚模式:5 6 7 1 2 3 4 (Mixolydian)爱奥尼亚模式:6 7 1 2 3 4 5 (Aonian)也就是小调自然音阶!洛克里亚模式:7 1 2 3 4 5 6 (Locrian)以上自然音阶以不同的音作为开始,向下顺次排列的方式,叫做: 旋法调!e. 减音阶:1 2 b3 4 b5 b6 bb7(6) 7 f. 半-全减音阶:1 b2 b3 3 b5 5 6 b7 g. 全音音阶:1 2 3 #4 #5 #6 h. 布鲁斯音阶:1 b3 4 b5 5 b7 ( Blues ) i. 混合布鲁斯音阶:1 b3 3 4 b5 5 b7 j. 大利底亚音阶:1 2 3 #4 5 6 b7 ( Lydian-Dominant ) k. 超级洛克里亚音阶:1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 (Super-Locrian)l. 印度音阶: 1 2 3 4 5 b6 b7 (Hindu)m. 吉普赛音阶:1 b3 #4 5 b6 b7 (Gypsy)n. 匈牙利音阶:1 #2 3 #4 5 6 b7 (Hungarian)o. 匈牙利小调音阶:1 2 b3 #4 5 b6 7 (Hungarian Minor)p. 旋律大调音阶: 1 2 3 4 5 b6 7 1 b7 b6 5 4 3 2 1 q. 旋律小调音阶:6 7 1 2 3 #4 #5 6 5 4 3 2 1 7 6 r. 日本音阶:1 3 4 6 7 s. 俄罗斯音阶:6 (b7) 7 1 2 3 4 (#4) 5 (#5) t. 爵士小调音阶:1 2 b3 4 5 6 7 u. 阿拉伯音阶:1 b2 3 4 5 b6 b7 v. 拿波里大音阶:1 b2 b3 4 5 6 7 w. 拿波里小音阶:1 b2 b3 4 5 b6 7 x. 东方音阶:1 b2 3 4 b5 6 b7 其实,简单地说,就是在你作的自然音阶旋律中,你随时准备即兴的加入一个或者若干个变化音,也就是半音!可以升高半音,或者降低半音!看你自己的喜好了!4. 借助各种乐器的音阶特点来作曲。

探讨作曲的基本技巧与理论

探讨作曲的基本技巧与理论

中图 分 类 号 :JO
文 献标 识 码 :A
文 章 编号 :1008—925X(2011)10-0036—01
摘要 ;钢琴伴奏之重要性对 于诸 如声 乐、器乐合 唱等其他表 演艺术界倒是有 目共 睹,唯独钢琴界 本身对此视 而不 见。在 合 唱申钢琴伴奏相 当于半个指挥 ,钢伴 与合 唱队 员、指挥 是一体 的 ,三者之间应 该有一种默 契。 关键词 :钢琴 伴 奏 地位
。 许 多作 曲家都突破 了音阶调式 ,把音 乐建立在 十二个平均
曲家举办的第一场个 人作 品音 乐会是谭盾 的民族器乐作品专场 , 律半音上 。巴托克的音轴体系用五度循环 排列十二个半音 ;兴
这不是 偶然的,是此种追求 的必然结果 。在此 次音 乐会 中演 出 德米特在 泛音列中寻找十二个半音 的相互关系 ;勋伯格则按 自
钢琴 (包括前身古钢琴 )伴奏经历 了几个时期的风格变异 ,它与 丌展。这往往要求演奏者对歌曲的理解和分析做 }{_{快速反应 ,熟
各 个 时期 的音 乐风 格有 着 紧 密 的联 系 。歌 剧 是 巴洛 克 时 期的 重要 练 地 运 用 与歌 曲旋律 相 适应 的和 声语 汇 和织 体 音型 ,斤 根 i 、借
统音乐 的搜 集、研究与运用 已经 取得 了许 多成 果。作 曲家要作
5.“数控 ” 的 节奏 处理 方 法
曲还得 下功夫去探索一 定的技法 ,对 已掌握 的基 本技术理论作
于京军的钢琴 《即兴曲》为了避免节奏 的呆板,按 自己制定的
灵 活 的 运 用 。 我 国作 曲家 在 创 作 中 吸 收 了西 方 现 代 音 乐 的创 新 数的顺序控制节奏。彭志敏的钢琴 曲 《风景系列》按菲波拉齐数列
钢琴是充 当着 ‘绿叶’的角色,它是所有乐器中运用得最广泛的 在一起。钢琴即兴伴奏的出色表现特点是即兴性 的,即在钢琴伴

歌曲作曲的一般技巧有哪些

歌曲作曲的一般技巧有哪些

歌曲作曲的一般技巧有哪些一、主题一首歌的音乐,要有一个能够集中地概括整个作品的思想、感情、性格的音乐主题。

乐曲的长短要根据内容而定,象一条主线贯穿全曲。

歌曲的音乐主题往往是根据第一句歌词的特点所创作出来的,有些歌曲的主题,往往根据半句歌词加上衬字拉开来创作的,也有一些歌曲的主题,加了许多虚词和衬字把主题加长了。

一首歌乐曲主题的配制,首先是从研究歌词开始的,要进行反复吟颂,借此来了解歌词的意境,进行研究分析,并对歌词作修改和修整。

要形成准确、鲜明、生动的音乐主题形象,才能正确深刻地表现词意的思想内容;其次,对于体材也要选择合适的,根据内容需要量体裁衣,以增加作品的表现力和艺术感染力。

二、发展1、段落音乐的发展安排在合理的作品结构之中,歌词的结构是音乐段落结构的重要依据。

段落分一段体,两段体,三段体等。

比较常见的是两段体和三段。

段落可以分为对比和类似形式。

对比,如:前面比较舒缓,后面比较高昂;前面比较紧凑,后面比较庸散。

从文学上分析,如果你想用对比来创作的话,前面是叙事的话,后面一定要改成抒情。

从音乐上说,前面如果旋律比较平,后面就大胆的多点起伏,前面节奏多用4分音符的话,后面就用8分或16分音符。

从而起到对比的作用。

在编曲上可以更明显地看到,一般副歌部分总是比较高潮,而前面总比较缓慢。

但这也不是绝对的。

一段体的大多都是小歌,如兰花草,雪绒花等等。

学吉他的人一定知道,是吉他入门的必弹曲。

如果写得好,那也是非常精致的东西。

但一段体对旋律要求非常高,旋律一定要好听,否则不行。

现在三段体的也很多,如陈亦讯的十年(也有人把第二段看作起承转合中的转),那英的征服(在歌后面有一段把情绪推向高潮的人声部分)等等。

数学里面有黄金分割点,人们在美术、音乐等艺术领域都很注意这个点。

按照美学观念它是最完美的点。

一首3分钟的歌,在黄金分割点上,大概2分多钟的时候,总是一个歌最最好听的地方,他或是高潮部分,也许是一首歌最最精华的部分,在编曲上尤其是这样。

教你如何作曲

教你如何作曲

作曲1.使用和弦加入经过音来作曲。

适用于先写和声进行,然后再加入旋律。

此类曲子的旋律与伴奏的和弦相对来说,非常和谐!旋律的和声走向特别明显!但是,一般篇幅比较短小!这时候,吉他的不同的速度和扫弦节奏,不同的分解和弦的指法。

强弱节拍的不同变化,我们可以感觉到不同的旋律的!会产生不同的创作灵感的!如: 李圣杰的<<痴心绝对>>的高潮部分(即副歌部分)的和弦音就非常的明显!还有,你可以唱一下陈慧娴的<<千千阙歌>>的前奏,旋律,间奏和尾奏来试着去体会一下!2. 使用纯粹的自然音阶来作曲。

适用于写长段的旋律!先写旋律,后写和声!如:大调自然音阶: 1 2 3 4 5 6 7 小调自然音阶:6 7 1 2 3 4 53. 使用各种特色音阶来作曲。

这一点,我要重点讲一下!我们可以使用各个国家,或者各个民族的特色音阶来作曲!如:我国常用的五声音阶:大调五声音阶: 1 2 3 5 6小调五声音阶: 6 1 2 3 5和声小调音阶: 6 7 1 2 3 4 #5大佛里吉亚音阶: 1 b2 3 4 5 b6 b7 (Phrygian-Dominant)也有人把它叫做;弗拉门戈音阶!自然音阶的各种不同的模式:伊奥尼亚模式: 1 2 3 4 5 6 7 (Ionian)也就是大调自然音阶!多里安模式: 2 3 4 5 6 7 1 ( Dorian )佛里吉亚模式: 3 4 5 6 7 1 2 (Phrygian)利底亚模式: 4 5 6 7 1 2 3 (Lydian)混合利底亚模式: 5 6 7 1 2 3 4 (Mixolydian)爱奥尼亚模式: 6 7 1 2 3 4 5 (Aonian)也就是小调自然音阶!洛克里亚模式: 7 1 2 3 4 5 6 (Locrian)以上自然音阶以不同的音作为开始,向下顺次排列的方式,叫做: 旋法调!e. 减音阶: 1 2 b3 4 b5 b6 bb7(6) 7f. 半-全减音阶: 1 b2 b3 3 b5 5 6 b7g. 全音音阶: 1 2 3 #4 #5 #6h. 布鲁斯音阶: 1 b3 4 b5 5 b7 ( Blues )i. 混合布鲁斯音阶: 1 b3 3 4 b5 5 b7j. 大利底亚音阶: 1 2 3 #4 5 6 b7 ( Lydian-Dominant )k. 超级洛克里亚音阶: 1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 (Super-Locrian)l. 印度音阶: 1 2 3 4 5 b6 b7 (Hindu)m. 吉普赛音阶: 1 b3 #4 5 b6 b7 (Gypsy)n. 匈牙利音阶: 1 #2 3 #4 5 6 b7 (Hungarian)o. 匈牙利小调音阶: 1 2 b3 #4 5 b6 7 (Hungrarian Minor)p. 旋律大调音阶: 1 2 3 4 5 b6 7 1 b7 b6 5 4 3 2 1q. 旋律小调音阶: 6 7 1 2 3 #4 #5 6 5 4 3 2 1 7 6r. 日本音阶: 6 7 1 3 4s. 俄罗斯音阶: 6 ( b7 ) 7 1 2 3 4 (#4 ) 5 (#5 )t. 爵士小调音阶: 1 2 b3 4 5 6 7u. 阿拉伯音阶: 1 b2 3 4 5 b6 b7v. 拿波里大音阶: 1 b2 b3 4 5 6 7w. 拿波里小音阶: 1 b2 b3 4 5 b6 7x. 东方音阶: 1 b2 3 4 b5 6 b7其实,简单地说,就是在你作的自然音阶旋律中,你随时准备即兴的加入一个或者若干个变化音,也就是半音!可以升高半音,或者降低半音!看你自己的喜好了!4. 借助各种乐器的音阶特点来作曲。

鲍元恺《炎黄风情·二十四首中国民歌主题钢琴曲》作曲技法分析

鲍元恺《炎黄风情·二十四首中国民歌主题钢琴曲》作曲技法分析

鲍元恺《炎黄风情·二十四首中国民歌主题钢琴曲》作曲技法分析鲍元恺先生是中国现代时期一位著名的钢琴演奏家、作曲家、音乐家。

他的作品《炎黄风情二十四首中国民歌主题钢琴曲》是对中国民间歌唱的艺术再现,深受广大音乐爱好者的喜爱。

本文通过分析该乐曲,讨论作曲家鲍元恺先生创作时所用的技法,以期加深对此曲技法的理解。

二、乐曲特征《炎黄风情二十四首中国民歌主题钢琴曲》体现了中国传统民歌的节奏和旋律特征。

乐曲充满了对中国传统民歌唱腔的模仿,以及更为浓郁的民族特色,把一些中国传统民歌的旋律和伴奏转化成钢琴音乐。

乐曲中有多种传统的曲调,如以四度,多度和哀怨的调子开头,以咏叹调作结束,展现出多样的情感表达。

此外,也包括一些有节奏感的短小和弦,并以不同的王牌模式延伸开来,使乐曲的旋律和节奏更加明快。

三、作曲技巧钢琴曲《炎黄风情二十四首中国民歌主题钢琴曲》由作曲家鲍元恺先生创作完成,他选择了多种技术来营造这首乐曲的音乐气氛。

首先,他运用移泛法,将乐曲的旋律从一个音区移动到另一个音区,使旋律在调性上更为充分发挥出来。

其次,他运用了和弦变形技术,将歌曲中的各种和弦变化得越来越饱满,以达到旋律多样化的目的。

此外,作曲家还运用了音阶变化技术,使音程变化得更加多样,以增加乐曲的趣味性。

最后,作曲家还利用了节奏变化技术,运用不同的节拍改变乐曲的节奏,使乐曲更加生动有趣。

四、总结《炎黄风情二十四首中国民歌主题钢琴曲》是鲍元恺先生艺术上的杰作,他凭借这首乐曲的音乐特色和丰富的技巧,引起了众多乐迷的热烈反响。

本文通过对乐曲的特征分析,和作曲家所用的技法,来加深对该曲的理解,对鲍元恺先生的艺术成就赞不绝口。

作曲九大技巧

作曲九大技巧

作曲九大技巧
作曲的九大技巧包括:
1. 懂得提问:作曲并非凭空创造,而是需要深入思考和分析。

提问是激发创作灵感的重要方式,通过提问可以探索不同的想法和可能性。

2. 建立动机:动机是构成主题最小单位的旋律。

在没有想出更理想的动机前,不妨用现有的动机来发展看看,边想边唱(记),或许会有新的旋律(或长或短)出现也说不定。

3. 创造旋律:旋律犹如词句,是音乐的基本元素。

在创作时,让句子变得更长的方法往往不是在后边不断的加上新的想法,而是为这个句子写上一个从句构成主从结构。

4. 理解曲式:曲式是音乐的骨架。

了解曲式可以帮助作曲者更好地安排旋律、和声和节奏等元素,使作品更加有层次感和逻辑性。

5. 运用和声:和声是音乐的色彩。

通过运用不同的和弦和音阶,可以创造出丰富的音效和情感表达。

6. 掌握节奏:节奏是音乐的脉搏。

掌握不同的节奏模式和节拍,可以让作品更加生动、有趣或充满力量。

7. 探索音色:音色是音乐的质感。

不同的乐器和声音效果可以创造出独特的氛围和情感表达。

8. 考虑演奏:作曲不仅仅是纸上谈兵,还要考虑实际演奏效果。

在创作过程中,要考虑乐器的特点、演奏者的技能水平以及演出现场的氛围等因素。

9. 不断实践:作曲需要不断实践和尝试。

只有通过不断地写作、修改、倾听和演奏,才能不断提高自己的创作技能和水平。

作曲技巧:主旋律创作

作曲技巧:主旋律创作

作曲技巧:主旋律创作作曲是一门艺术,而主旋律则是作曲中最为重要的部分之一。

主旋律是作品的灵魂,它能够吸引听众的注意力,传达情感,使作品更加生动和有趣。

在创作主旋律时,有一些技巧可以帮助作曲家创作出优秀的作品。

本文将介绍一些主旋律创作的技巧,希望对作曲家们有所帮助。

1. 简洁明了主旋律应该是简洁明了的,能够一听就能够让人记住。

避免过多的音符和复杂的音乐结构,保持旋律的简单性和易于理解性。

使用简单的音符和音程,使主旋律易于记忆和演奏。

2. 重复和变化重复是主旋律创作中常用的技巧之一。

通过重复主旋律的一部分或整个旋律,可以增加听众的熟悉感和记忆度。

同时,变化也是必不可少的。

通过在重复的基础上进行变化,如改变音符的音高、音长、音色等,可以使主旋律更加丰富多样,增加听众的兴趣。

3. 良好的音程和和声音程是主旋律中非常重要的元素之一。

不同的音程会给人不同的感觉和情绪。

例如,大三度和小三度会给人不同的情感体验。

作曲家可以根据自己的创作意图选择合适的音程来表达情感。

此外,和声也是主旋律创作中需要考虑的因素之一。

和声可以为主旋律提供支持和衬托,使其更加丰富和饱满。

4. 利用音乐理论知识作曲家可以运用音乐理论知识来创作主旋律。

例如,可以运用调性、音阶、和弦进行等来构建主旋律。

了解音乐理论知识可以帮助作曲家更好地理解和运用音乐元素,创作出更加优秀的主旋律。

5. 借鉴他人的作品借鉴他人的作品是作曲中常用的技巧之一。

作曲家可以从其他作品中汲取灵感,学习他人的创作技巧,并将其运用到自己的作品中。

当然,借鉴并不意味着抄袭,作曲家应该保持自己的风格和创意。

6. 实践和经验创作主旋律需要不断的实践和积累经验。

作曲家应该多写多练,不断尝试新的创作方法和技巧。

通过实践和经验的积累,作曲家可以不断提高自己的创作水平,创作出更加出色的主旋律。

总之,主旋律是作曲中至关重要的部分,创作出优秀的主旋律需要一定的技巧和经验。

希望以上介绍的主旋律创作技巧对作曲家们有所帮助,能够创作出更加出色的作品。

作曲中的音乐对位技巧解析

作曲中的音乐对位技巧解析

作曲中的音乐对位技巧解析音乐是一门艺术,而作曲则是创作音乐的过程。

在作曲中,音乐对位技巧是一项非常重要的技术。

对位是指两个或多个声部之间的相互关系,通过对位的运用可以使音乐更加丰富多样。

本文将对作曲中的音乐对位技巧进行解析。

一、对位的基本概念对位是指不同声部之间的相互关系,包括和声对位和复调对位两种形式。

和声对位是指不同声部之间的和弦关系,通过和弦的进行和声的变化来达到对位的效果。

复调对位是指不同声部之间的旋律关系,通过旋律的进行和音程的变化来达到对位的效果。

二、和声对位的技巧1. 和声进行的选择在和声对位中,进行的选择是至关重要的。

进行是和弦的基础音,对位的进行选择直接影响到和声的稳定性和变化性。

常见的进行有主音进行、属音进行和下属音进行等。

通过选择不同的进行,可以使和声更加丰富多样。

2. 和声的进行规则和声对位中,进行的运用需要遵循一定的规则。

例如,进行之间的音程要符合和声规则,避免出现不和谐的音程。

此外,进行之间的音程变化也要符合和声规则,避免出现跳跃过大或连续不变的情况。

3. 和声的变化和声对位中,和弦的变化是非常重要的。

通过和弦的进行和和声的变化,可以使音乐更加丰富多样。

常见的和声变化包括和弦的转位、和弦的增减、和弦的替代等。

通过灵活运用这些变化,可以使音乐更加生动有趣。

三、复调对位的技巧1. 旋律的进行在复调对位中,旋律的进行是非常重要的。

旋律的进行通过音程的变化来达到对位的效果。

常见的旋律进行包括上行、下行、交错等。

通过不同的旋律进行,可以使音乐更加流畅和动听。

2. 音程的选择复调对位中,音程的选择也是非常重要的。

音程的选择直接影响到对位的效果。

常见的音程包括纯音程、大、小、增、减音程等。

通过选择不同的音程,可以使对位更加和谐和丰富。

3. 旋律的变化复调对位中,旋律的变化是非常关键的。

通过旋律的变化,可以使对位更加丰富多样。

常见的旋律变化包括音程的增减、音符的重复、音符的省略等。

通过灵活运用这些变化,可以使音乐更加有层次和变化。

作曲小技巧

作曲小技巧

作曲小技巧
以下是一些作曲的小技巧:
1. 创造音乐片段:开始一个曲子时,先尝试创造一个简短的音乐片段作为基础。

你可以从一个旋律、和声或节奏开始,然后逐渐扩展为完整曲子。

2. 多样化重复:重复是音乐创作中常用的手法,但过多的重复会使曲子显得枯燥。

尝试在一段重复的音乐中,使用一些变化的元素,如改变音色、节奏或旋律的小变化,以增加曲子的多样性。

3. 探索不同的音色:尝试使用不同的乐器或声音来创作你的曲子。

探索不同音色可以为你的作品增添独特性,并且可以通过混合和层叠不同的音色来创造丰富的音乐质感。

4. 引入对比元素:在曲子的不同部分引入对比元素,如使用不同的节奏、速度或情绪。

这样做可以给曲子带来变化,并增加听众的兴趣。

5. 利用和声:和声可以为曲子增添层次感和丰富度。

尝试使用不同的和声进行配合、和弦进行变化或添加和弦进行过渡,以创造更丰富的声音。

6. 利用反复提问和回答:尝试在曲子中使用反复提问和回答的结构。

这可以通过交替使用不同的旋律或声部来实现,从而创造出一种对话的效果。

7. 创造情绪和故事:在作曲过程中,尝试思考你希望表达的情感或故事。

将这些想法和情感融入到曲子中,可以帮助你创造出更有深度和张力的音乐。

这些小技巧只是一些启发,你可以根据自己的风格和喜好进行探索和创作。

最重要的是探索自己的创造力,享受音乐创作的过程。

音乐作曲技巧音乐创作教案

音乐作曲技巧音乐创作教案

音乐作曲技巧音乐创作教案一、引言音乐作曲技巧是音乐创作中的关键要素。

通过掌握一定的技巧,创作者能够有效地传达情感、创造独特的音乐风格,并提高作品的质量。

本教案旨在介绍一些常用的音乐作曲技巧,帮助学生快速入门音乐创作,并激发他们的创作潜能。

二、音乐作曲技巧的分类音乐作曲技巧可分为以下几类:1. 和声技巧- 和弦进行:选择合适的和弦进行使音乐更加和谐且具有层次感。

- 音调关系:合理运用音调关系,调整音乐情绪和节奏。

- 和声配器:使用合适的和声配器,使乐曲的音色更加丰富多样。

2. 节奏技巧- 节奏模式:通过变化节奏模式,使音乐更富有动感和变化。

- 节奏层次:合理安排不同层次的节奏,增加音乐的丰富性。

- 节奏配合:根据音乐风格和主题,设计合适的节奏配合方式。

3. 曲式技巧- 曲式结构:根据作品的需要,选择合适的曲式结构,使音乐具有逻辑性。

- 重复与变化:运用重复和变化的手法,使音乐更富有吸引力和独特性。

- 过渡与连接:使用合适的过渡和连接手法,平稳地将不同部分衔接起来。

4. 编曲技巧- 乐器运用:选择合适的乐器,使音乐更加丰满和均衡。

- 音色组合:合理安排不同音色的组合,增加音乐的层次感和丰富性。

- 动态运用:运用合适的动态手法,使音乐更加生动有力。

三、教学目标本节课的教学目标如下:1. 了解不同类型的音乐作曲技巧。

2. 学会运用和声技巧,编写和谐的和弦进行。

3. 掌握节奏技巧,创作具有动感和层次感的乐曲。

4. 熟悉曲式技巧,设计合理的曲式结构。

5. 认识编曲技巧,运用不同乐器和音色编写音乐作品。

四、教学内容及步骤1. 引入阶段:通过播放一段优秀的音乐作品,激发学生对音乐创作技巧的兴趣。

2. 知识讲解阶段:依次介绍和声技巧、节奏技巧、曲式技巧和编曲技巧,并给予实例解析。

3. 实践操作阶段:组织学生进行小组活动,针对所学的各项音乐作曲技巧进行实际操作和创作练习。

4. 展示分享阶段:每个小组选派代表分享他们的创作成果,并进行互相欣赏和评价。

音乐作曲中的旋律构成要素与技巧

音乐作曲中的旋律构成要素与技巧

音乐作曲中的旋律构成要素与技巧音乐作曲是一门艺术,旋律构成要素与技巧是其中至关重要的部分。

旋律是音乐的灵魂,它能够引发人们的情感共鸣,让人们沉浸其中。

在音乐作曲中,旋律的构成要素包括音程、音高、音符的长度和音符之间的关系等。

下面我将从这些方面来探讨音乐作曲中旋律的构成要素与技巧。

首先,音程是旋律构成的基础。

音程是指两个音之间的距离,它可以分为大音程和小音程。

大音程给人以明亮、欢快的感觉,而小音程则会给人以悲伤、沉重的感觉。

作曲家可以通过运用不同的音程来表达自己的情感和意图。

例如,当作曲家想要表达喜悦和欢乐时,可以使用大音程来构建旋律,而当作曲家想要表达忧伤和哀愁时,则可以运用小音程。

其次,音高是旋律构成的重要因素。

音高是指音符的高低,它决定了旋律的音调。

音高的选择对于旋律的表达非常关键。

作曲家可以通过运用高音和低音来创造出不同的情感效果。

高音往往给人以明亮、轻快的感觉,而低音则给人以深沉、庄重的感觉。

作曲家可以根据自己的意图选择合适的音高,来表达自己想要传达的情感。

此外,音符的长度也是旋律构成的重要组成部分。

音符的长度决定了旋律的节奏和韵律。

不同长度的音符会给人以不同的感觉。

例如,短促的音符会让旋律显得活泼、轻快,而长音符则会让旋律显得稳定、沉稳。

作曲家可以通过运用不同长度的音符来创造出丰富多样的旋律效果。

此外,音符之间的关系也是旋律构成的重要技巧之一。

音符之间的关系可以通过音程的变化、连续音符的运用等方式来实现。

例如,作曲家可以通过使用升降音程来创造出变化多样的旋律效果。

同时,连续音符的运用也可以让旋律显得流畅、连贯。

作曲家可以通过巧妙地运用音符之间的关系来塑造出独特的旋律风格。

除了以上的旋律构成要素与技巧,作曲家还可以通过运用转调、模仿和变奏等手法来丰富旋律。

转调是指将旋律中的音调上升或下降一个音程,从而改变旋律的调性。

模仿是指在旋律中重复出现相同的音乐片段,以增加旋律的连贯性和统一性。

变奏则是指对旋律进行改变和发展,以创造出不同的效果和情感。

tonica fugata 15作曲方法

tonica fugata 15作曲方法

tonica fugata 15作曲方法调性逃脱是一种作曲技巧,可以生成大量的音乐素材。

调性逃脱的起源可以追溯到巴赫时期的赞税复调,它通过将旋律和和声合并成一个整体,创造出非常复杂和丰富的音乐作品。

现代音乐中,调性逃脱已经成为一种非常流行的作曲方法,无论是在交响曲还是流行歌曲中都可以看到它的身影。

下面将详细探讨调性逃脱的15种作曲方法。

1.音型串联:这是调性逃脱中最基础的方法之一。

通过将一系列音型连续地串联在一起,创造出富有变化和动态的音乐作品。

这些音型可以根据作曲者的意图自由选择,可以是简单的旋律段落,也可以是复杂的和声结构。

2.轮廓模仿:这种方法通过模仿旋律的轮廓来创造和声和旋律的关联性。

通过在旋律中重复和变化一定的音程和音符,在整个作品中形成一种统一的音乐风格。

3.融合技巧:融合是调性逃脱中非常常用的一种方法。

通过将两个或多个旋律融合在一起,创造出新的旋律和和声。

融合可以是完全的和声叠加,也可以是部分的重叠。

4.随机运用:这是一种较为冒险的调性逃脱方法。

通过使用随机生成的音符和和声,给作品带来一种自由不确定的感觉。

这种方法需要作曲者有较强的音乐感觉和创造力,能够在随机性中找到有趣和富有表现力的音乐元素。

5.反向处理:反向处理是一种将旋律或和声以相反的顺序进行处理的方法。

这种方法可以带给作品一种新颖有趣的变化,增加作品的创造性和表现力。

6.转位处理:转位处理是一种将旋律或和声的音高按照一定规则进行转换的方法。

通过转位处理,原本简单的旋律和和声可以得到更加复杂和丰富的效果。

7.倒影处理:倒影处理是一种将旋律或和声以对称轴进行反转的方法。

通过倒影处理,作曲者可以获得一种镜像对称的音乐效果,增加作品的张力和复杂性。

8.混合处理:混合处理是一种多种调性逃脱方法的综合应用。

通过将不同的调性逃脱方法组合在一起,创造出更加复杂和多变的音乐作品。

9.累进处理:累进处理是一种逐渐增加旋律或和声复杂性的方法。

通过将简单的音乐元素逐步发展成复杂的音乐形式,作品可以具有更强的张力和表现力。

张帅三首前奏曲第三乐章指法详解(一)

张帅三首前奏曲第三乐章指法详解(一)

张帅三首前奏曲第三乐章指法详解(一)张帅三首前奏曲第三乐章指法详解介绍张帅是一位杰出的作曲家,他的三首前奏曲第三乐章是乐器演奏者中深受喜爱的曲目之一。

在本文中,我们将详细解释这首乐章的指法技巧。

指法要点在演奏这首乐章时,以下指法要点需要特别注意:1.品格:乐曲中有许多连续的品格,要善于利用手腕和手指的力量来保持每个音符的清晰度。

注意与乐曲的节奏保持一致。

2.按弦力度:根据乐曲的要求,时而需要稍强的力度,时而需要轻柔细致。

应灵活调整按弦的力度,以表达乐曲中的情感。

3.指法准确度:乐曲中有一些快速的音符和跳跃的音程,要特别注意指法的准确性,避免出现错误和断音。

4.左手的位置:保持左手侧的拇指在中央位置上方,并舒展手指,保持手指之间的合理距离。

这样可以使得指法更加流畅自然。

5.右手的配合:右手的指法在这首乐曲中至关重要。

要确保手指的放松和拇指的稳定,以保持乐曲的节奏感。

指法示范以下是在演奏这首乐章时的指法示范,供参考:1.第一小节:左手手指的位置分别在第五品、第七品和第九品上,起拂指的动作,弹奏相应的音符。

2.第二小节:左手手指的位置在第十二品上,利用拇指移动,跳弹第二弦和第三弦的音符。

3.第三小节:演奏过渡,右手使用闷弦的技巧,以达到清晰平滑的效果。

4.第四小节:较快速的连续音符,左手手指需快速按弦,右手的拇指要用力一点,使得音色更强烈。

总结张帅三首前奏曲第三乐章的指法技巧需要演奏者具备良好的手指协调能力和音乐感觉。

通过合理的指法,能够更好地演绎乐曲中的情感和表达作者的创作意图。

但还需要不断的练习和琢磨,以达到更高的演奏水平。

希望这份详细解释能对学习和演奏这首乐章的人有所帮助。

动机发展作曲法四三拍

动机发展作曲法四三拍

动机发展作曲法四三拍
四三拍是一种常见的节奏形式,指的是每小节有四个拍子,每个拍子分为三等份。

对于作曲法,我可以给你一些建议:
1. 熟悉四三拍的基本节奏模式:在四四拍中,每个拍子通常是均匀的,但在四三拍中,第一和第三拍会长一些,第二拍则稍短一些。

这种节奏模式给人一种轻快、舒缓的感觉。

2. 找到合适的和弦进行:在四三拍中,你可以使用各种和弦进行来创作旋律和和声。

主要的和弦进行有常见的Tonic-Dominant-Tonic(主和-属和-主和)以及Subdominant-Tonic-Subdominant(下属和-主和-下属和),你可以在这些进行之间进行变化来增加音乐的变化和张力。

3. 利用强弱变化和间奏:四三拍给予了一种明确的节奏感,但你仍然可以通过强弱变化和运用间奏来丰富你的作曲。

通过在音符上添加延音线、提速和减速等技巧,你可以创造出更加丰富的音乐效果。

4. 创造鲜明的旋律:在四三拍中,你可以创作出充满活力和流畅的旋律。

通过运用升降音、重复、叠加等技巧,使旋律更加丰富多变,并与和弦进行相呼应。

希望以上的建议对你的作曲有所帮助。

编曲的基础知识

编曲的基础知识

编曲的基础知识
一、乐理基础
1、音程:音程是指两个音之间的音高差距,也就是两个音之
间的关系,比如半音、全音、大三度、小三度等。

2、节拍:节拍是指音乐中的一系列节奏,它是由一系列的节
拍组成的,比如2/4拍、3/4拍、4/4拍等。

3、节奏:节奏是指音乐中的一系列音符,它是由一系列的音
符组成的,比如八分音符、六分音符、四分音符等。

4、和声:和声是指将多个音符组合成一个完整的音乐结构,
它是由一系列的和弦组成的,比如三和弦、五和弦、七和弦等。

二、作曲技巧
1、和声变化:和声变化是指将原有的和声变化成新的和声,
比如从三和弦变化到五和弦、从七和弦变化到六和弦等。

2、旋律变化:旋律变化是指将原有的旋律变化成新的旋律,
比如从简单的旋律变化到复杂的旋律、从慢的旋律变化到快的旋律等。

3、节拍变化:节拍变化是指将原有的节拍变化成新的节拍,
比如从2/4拍变化到3/4拍、从4/4拍变化到6/8拍等。

4、音色变化:音色变化是指将原有的音色变化成新的音色,
比如从清脆的音色变化到浑厚的音色、从柔和的音色变化到刚劲的音色等。

古典音乐作品的创作背景分析

古典音乐作品的创作背景分析

古典音乐作品的创作背景分析
古典音乐,是欧洲音乐史上的一个重要流派,具有浓郁的欧洲文化和历史背景。

古典音乐的创作背景涉及多个方面,包括作曲家生活背景、音乐风格、作曲技巧等等。

1.作曲家生活背景
作曲家的生活背景是古典音乐创作的重要影响因素之一。

例如,莫扎特的父亲是一位音乐家,他从小受到优良的音乐教育,这使得他在音乐创作上具有极高的天赋和敏锐度。

贝多芬则是一位成功的钢琴家和作曲家,他深受法国大革命和拿破仑战争的影响,在创作中反映了那个时代的政治、社会和文化变革。

2.音乐风格
古典音乐具有独特的音乐风格,其创作背景也涉及到了这一方面。

古典音乐以严谨的乐理组成、高雅的旋律和优美的和声为特点,其风格受到当时文艺复兴运动以及巴洛克、文艺复兴等历史时期的影响。

例如,巴赫的音乐深受巴洛克文化影响,鲍里斯·贝利耶夫则更多地反映了俄罗斯传统音乐的元素。

3作曲技巧
作曲技巧也是古典音乐创作背景分析的重要部分。

古典音乐采用多种音乐表现手法,如赋格、奏鸣曲、交响曲等,以及对和声、节奏和旋律的处理方法和技巧。

比如,贝多芬的“命运”交响曲深受德国古典音乐传统影响,并在奏鸣曲的结构和赋格的技巧上独具创新。

总的来说,古典音乐作品的创作背景十分复杂,它涉及到作曲家生活背景、音乐风格、作曲技巧等多个方面。

通过深入的分析可以更好地了解古典音乐的创作方式和艺术原理,进而更好地欣赏和理解古典音乐的魅力。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

但,这个不是绝对的,只是一个大致的范围,帕瓦罗地这小子,据说可以唱到高音#C。乖乖,大家可以在琴上感觉一下,钢琴是小字三组的#C,吉他是第一弦第九品。第九品啊,我到第四品就要用假声了。呵呵。好象林志炫,孙楠也都可以唱到HIGH C,也是很厉害的男高音。呀,我扯到哪去了?不好意思,言归正转。
一段体大多都是小歌,如兰花草,雪绒花等等。学吉他的人一定知道,是吉他入门的必弹曲。如果写的好,那也是非常精致的东西。但一段体对旋律要求非常高,旋律一定要好听,否则不行。
现在三段体的也很多,如陈亦讯的十年(也有人把第二段看作起承转合中的转),那英大姐的征服(在歌后面有一段把情绪推向高潮的人声部分)等等,大家可以听听看。在音乐里的作用嘛,括号里都写了),关于起承转合的东西,下一讲再说把。
四句的我们可以把他看作为诗中的起承转合。开头就是起,一般都是有音乐动机组成的,是写歌的一个动机所在。第二句就要发展了,具体发展因人而异,具体手法可以看上篇。
第三句就是转,是主歌部分最精华所在,转的好不好,就是一个歌好不好了。很多优秀的音乐人都在这里大做文章。
如果前面两句用上行旋律比较多的,第三句一定不要用,改成下行。前面如果旋律比较平和,到这里,一定要写的凹凸些,就象美女的线条,呵呵。用一些变音什么的,节奏改一些,也是非常常见的手法。
但我个人总觉得,曲子的最高境界还是:添一音嫌太肥,减一音嫌太瘦。不知各位看官以为如何?
第四句叫合。是前三句的总结,有人把第一句照搬,那是最简单的办法。也有人把前面三句用到的动机,整合在一起作为第四句,也未尝不可。实际上,创作手法是多样化的,主要看情绪发展,你想表达什么。
十:关于曲和词的结合。
1切忌倒句。汉字有本身的发音,1234声,念的时候,大家都严格按照发声的,上入声,本来也包含了音乐成分在里面。如果没有按照发声规律念,很容易就变成另外的意思了。而在音乐创作中,这是最最最最忌讳的,我这里用了四个最,可见非同小可。怎么说呢,大家可能还是一团雾水。我举几个例子把。
七:关于调式的运用。
在古典音乐里,什么调抒发什么情感,是明亮的,是灰暗的,是雄壮的等等,都有严格要求,一般不会变化。
但在流行音乐里,就没有这种限制了,一般定调是根据歌手的音域来的。男歌手一般最高音定在G上。(钢琴上叫小字二组G,吉他上是第一弦的第三品)。如果太高,降一度也够了。女歌手音域要比男的高八度,所以,一般最高音定在B上(钢琴是小字一组B。吉他是第二弦空弦)。太高的话也降一度。
但流行音乐有所不同,因为要加歌词。我个人认为,词是为曲服务的。是依附在曲子上的。所以宁可让词牺牲点,也尽量不去改动曲子。可能有很多人不同意我的看法。在创作上,到底是先有曲后有词好,还是先有词后有曲好,多年来争论不休。其实,港台地区,大多数都是先曲后词(他们叫填词)。大陆地区,大多数都是先词后曲。(我们叫写词)这也许是个创作的顺序不同,不应该大惊小怪。
2:风格一样。
词的感觉明明是摇滚的,曲子却写成民谣的,那听上去感觉一定不行。曲子是古典风味的,而词的感觉却是很现代的,那感觉多别扭?齐豫以前有盘专集,曲子都是从古典音乐里出的,从新填上词唱,感觉总不好。因为那是人家为器乐而写的曲子,改成人声了,一定不好。有倩女幽魂大家一定听过,曲子非常典雅的五声音阶。如果把词改成HIP-HOP的说唱,大家可以想象要有多难听就有多难听。
关于调式还有很多,印度音乐里,把3和4这一对半音兄弟,再切一半,变成12音音阶。更难唱。光音阶上的变化就有几十种,还分上行和下行,还不包括临时变音,我本人也不是很懂,所以各位就马马虎虎看看算了,也希望懂的人进来说说。我就不献丑了。
八:关于段落
段落分一段体,两段体,三段体等。比较常见的是两段体和三段。
这里插一句,有一个很有趣的现象,数学里面有黄金分割点,大概是四分之三左右(0.618)。按照美学里的观念是最完美的点。同样道理,也可以用到音乐上来。一首三分钟的歌,在黄金分割点上,大概2分多钟的时候,总是一个歌最最好听的时候,很多高潮部分,也是一首歌最最精华的部分,90%以上,总是在黄金分割点的时候出现。在编曲上尤其是这样。黄金分割点,也是最容易打动听众的点,也是最容易渲染感情的点。在我们平时聚会时,一半已经过去,再聊一会儿,就是最容易起高潮的时候。打麻将也是这样,差不多要结束时,往往就是翻翻最多的时候.........天那,我说到哪里了?怎么说到麻将上去了?对不起对不起。我们重新回来。
九:关于乐句。
乐句,顾名思义,就是句子。在文学中,有诗词歌赋,规定了字的格式和数量,在音乐里,名字就差了些,没有那么好听。幸好也没那么多的规定。
一般有aaaa aaba aabc abcd等等比较常用。还有不规整的三句式的,如张宇的用心良苦就是三句式的。还有五句的,六句的,七句的,比较少。
我以前读书的时候,老师就讲,有一个写词的,写了句:雨天,我把你画在窗上。本来是很优美的,雨天有雾气,作者用手指把思念的人的样子画在窗上。很美的感觉。请注意,窗是第一声。可后来写曲了,那个作者写成旋律,一唱,大家都听成:雨天,我把你画在床上。床上?在床上画思念的人,那不变成自慰了?
郑秀文有一首歌,名字忘记了,歌词里有句是:你是我的主打歌,写曲的也用了倒音,把原本汉字的发声全部取消掉了,很容易让人听成,你是我的猪大哥。事实上,我一开始听也以为是猪大哥了。
还有一个很有趣的现象,在很多书中,几乎99%的音乐书里,都说结尾一定要5级和声转到一级和声,就是C调的话,结尾一定要从G到C才可以。不然不及格。但有不少歌曲里面结尾并不到C,而是G到#G(就是#5 1 #2),在听觉上非常新鲜。还有G到G增和弦。就是(5 1 2)也非常新鲜。有一种意犹未尽的感觉。大家可以试试。
调性上对比是非常有趣的,也是非常好玩的。一首歌前面如果是小调,后面改用大调。前面如果是C调,甚至你可以在后面安排bE大调(就是C小调),都是可以的。可以让听众耳朵一亮。但请不要忘记,调是为歌服务的,转调是为了更好的抒发情感。所以不管你转成什么怪调,一定不能为了转而转。
举几个例子:齐秦的大约在冬季,他在第一段开头用大调(1开头),结尾是小调(6结尾),副歌部分也是小调,就很好的抒发了作者面对离别是的情绪。还有罗大佑的你的样子,主歌是B小调,副歌转成#C小调(好象是,具体忘记了)我听过最夸张的是罗大佑写的思念,如果主歌部分是天使的话,那么副歌就变成魔鬼了,简直不是一首歌,好象是两首歌拼出来的,但能拼成他那样,也是高手中的高高手了。
段落可以分为对比和类似。
简单地说,对比就是前面比较舒缓,后面比较高昂。前面比较紧凑,后面比较庸散。从文学上分析,如果你想用对比来创作的话,前面是叙事的话,后面一定要改成抒情。从音乐上来的话,前面如果旋律比较平,后面就大胆的多点起伏,前面节奏多用4分音符的话,后面就用8分或16分音符。从而起到对比的作用。在编曲上可以更明显的看到。一般副歌部分总是比较高潮。而前面总比较缓慢。但这不是绝对的。任何艺术创作都不是绝对的。你也可以安排整首歌都是一个样子,写的好的话,也是可以的。
十一,最高境界。
鲁迅先生说过,文学的最高境界就是,添一字嫌太肥,减一字嫌太瘦(大概这个意思),就是说,好的文章,你一个字都不能增减。好的曲子也是一样。加任何一个音符进去,你都觉得不好,删除任何一个音符,你都觉得不对,到了那个时候,就是曲子最完美的时候。
你试着把巴赫的复调加音符进去,你就会发现,你加在任何一小节,其他地方都要作很大的改动,而改好之后,你又会发现,完了,这还能听吗?完全不对了。Байду номын сангаас就是这小子的伟大的地方。
张国荣的共同度过,相信大家一定听过,本来旋律并非很出彩,副歌部分也是一般,但作者(是个小日本,名字忘记了),连续用了四个转调,把感情全部唱出来了。不敢想象,如果这首歌一个调从头唱到尾的话,5分钟的时间,大家恐怕就要睡着了。
转调在间奏里也用的比较多,还有离调,但这是遍曲的范围,要说的话,一年也说不清楚。所以这里就不详细说了。只是一点,如果间奏忽然转调了,那么在结尾的时候,一定要再转回原调,否则歌手不能唱了。调性也乱了。
相关文档
最新文档