作者论简介

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

作者论简介
作者论(法文:politique des auteurs),20世纪50年代,法国《电影手册》提倡的电影导演在影片艺术性上起决定作用的理论观念。

同时引发的电影评论理论运动,缘起于弗朗索瓦·特吕弗发表于该刊1955年二月号上的文章《阿里巴巴与“作者论”》。

定义
常意义上而言,作者论旨在给予导演以“作者”的身份,处于不受其他干预的创作状态。

然而,作者论实则首先是一种评论姿态,持此论点的评论者更多地将影片置于导演的创作生涯整体中来考虑、而非从属于某一类型的评论角度出发;他们常在同一位导演的不同影片中寻找元素重现与主题发展。

这种姿态肯定了某些评论的效用,这些评论出自那些已看过被评论导演不同影片、并且业已观察出其中的复现元素的评论者之笔。

[2]. 同时,它也强调了评论的连贯性,对此特吕弗(以Lachenay为笔名)写道:“安德烈·巴赞十分喜爱《公民凯恩》和《安培逊大族》(The Magnificent Ambersons),稍喜欢《上海小姐》和《奥赛罗》,而对《长夜漫漫路迢迢》(Journey into Fear)和《麦克白》不感兴趣,对《陌生人》则完全不喜欢。

乔治·萨杜尔很喜欢《公民凯恩》与《安培逊大族》,却看不上《长夜漫漫路迢迢》和《麦克白》。

谁有道理呢?尽管我十分尊重让·考克多、安德烈·巴赞和乔治·萨杜尔,但我更倾向于赞同亚历山大·阿斯楚克、雅克·里维特、以及所有那些因为奥森·威尔斯而不分伯仲地喜爱他所有影片的人。


内容
围绕“编剧、导演、制片人,谁是影片主创者”的争论由来已久。

法国电影强调导演的作用,好莱坞电影则以制片人为主导,实行制片人中心制。

1954年,时任《电影手册》编辑的法国电影导演弗朗索瓦·特吕弗发表《法国电影的一些倾向》首倡“作者论”,提出影片的真正作者应该是导演而非编剧,在一系列作品中坚持题材和风格的一贯特征的导演,即是自己作品的作者。

这一观念得到了《电影手册》编辑部的支持,并且引发了在制片人大权独揽的好莱坞一些美国电影导演可否称为作者的争论。

在这场争论中,阿尔弗雷德·希区柯克、奥托·普莱明格、霍华德·霍克斯等导演的作者地位得到确认,与欧洲电影作者等量齐观。

1962年,英国《电影》杂志的一批青年影评人和美国影评家安德鲁·萨里斯分别在英美传播作者论。

作者论后来发展为两派:一派认为,导演个性体现在影片的艺术风格及场面调度中,作品一向具有独特风格的导演方可称为作者,而仅有技艺功力的导演只是场面调度者;另一派认为,导演个性体现在作品的一贯主题中,主题一贯、内涵丰富的影片导演可称作者,而仅仅注重风格特征等外在形式的导演只是场面调度者。

作者论对于新浪潮与新好莱坞的不同影响分别形成了导演中心制和导演资本制。

对于导演资本制的深入研究并应用于新生代导
演,形成了完全导演论。

作者论对个性的强调迎合了20世纪五六十年代西方电影个人化创作思潮和自我表达的需要,成为法国新浪潮电影和西方现代派电影兴起的理论依据之一。

作者论对鼓励艺术创新、提高导演的地位、减少制片厂对创作的干扰,起过积极作用,对电影创作的影响卓然可见。

但是,单纯强调导演个性,盲目赞扬已被奉为“电影作者”的人的一切作品,主观断定作者身份,无视时代、社会和历史对作品的影响,也是一种偏颇,安德烈·巴赞称之为“美学上的个人崇拜”。

电影作者论强调了导演的核心作用,加强了对电影实践的指导。

而好莱坞的制片厂体制、类型片模式及后来的新好莱坞独立制片是电影产业化的典范。

完全导演论则在电影作者论和制片人中心制的基础上充分考虑导演的完整职能以及与投资人的关系,建立了从新好莱坞、新浪潮到新生代的导演模型和导演资本制的应用原则。

历史资料
五十年代,在法国,两大电影杂志相互对峙,其一是由特吕弗、侯麦、戈达尔与里维特领头的《电影手册》,另外一个是由Bernard Chardère与Ado Kyrou所率领的《正片》杂志。

后者指责《电影手册》不但实行折衷主义而且支持并为反动观念进行辩护。

这促使当时的《手册》确定了一条清晰的编辑准绳并与此折衷主义的指责相抗争。

他们因此采用了作者论这一理论观念。

电影作者论
法国新浪潮时期,特吕弗等人提出,认为不是所有导演都能成为“作者”。

具备电影作者论资格所拍的电影才是“作者电影”。

电影作者论:法国新浪潮时期,特吕弗等人提出,认为不是所有导演都能成为“作者”。

具备电影作者论资格所拍的电影才是“作者电影”。

作者政策要求电影像小说、音乐、绘画一样是一个人的作品,电影作家的作品——即导演个人的作品。

此理论产生广泛的影响。

其作者资格条件如下:1在一批影片中体现出导演个性和个人风格特性,把个人的东西带入题材,导演不是一个执行者。

2影片应具有某种内在涵义,是后天形成而非先前存在的。

3电影作者是对电影制作全面控制的人,无导演、编剧之分。

法国新浪潮主要人物:特吕弗、戈达尔、夏布罗尔。

电影作者代表人物:戈达尔、特吕弗、安东尼奥尼、费里尼、希区柯克。

此理论确定美国一批导演的作者地位,其电影为作者电影。

作者论的实质:强调电影导演是主要创作人和最终定稿人。

判定依据是导演对作品的控制。

作者电影与类型电影相对,也称艺术片。

1、法国新浪潮中的作者论
1948年,法国电影人亚历山大·阿斯图克发表了题为《新先锋派的诞生:摄影机笔》的论文,为作者论开辟了道路。

文中认为电影可以像绘画、诗歌、小说一样表达,摄影机笔的自由书写强化了电影制作者的行为,电影导演不再仅仅是现存文本(小说或电影剧本)的阐释者,
而是具有自身独特创造性的艺术家。

阿斯图克呼唤一种新的电影语言:一种艺术家个人能够表达自己的思想、一种用摄影机写作的电影语言。

法国新浪潮电影主将弗朗西斯·特吕弗在作者论的发展过程中扮演了重要的角色。

1954年1月,法国《电影手册》第31期上,特吕弗发表了《法国电影的某种倾向》,文中第一次提出电影作者论的说法。

在这篇文章里,特吕弗猛烈批判了当时法国电影界盛行的“优质传统”电影论。

“优质电影”,就是将古典法国文学变成可以预见的、画面雕琢的、语言规范的、风格俗套的电影。

“优质电影”又称为法国好莱坞式电影,它靠巨额投资、有把握的明星、大量布景,靠故事情节吸引人等制作策略来完成。

这些与好莱坞在制作上毫无两样。

特吕弗呼吁用一种原创性导演来替代传统剧作家支配电影的状态。

他们采取了与“优质电影”完全不同的制作方法:靠很少的经费,选择非职业演员,突出导演个人风格。

为此,他们大量采用实地拍摄,打破了以“冲突律”为基础的传统戏剧观念,突出影像的魅力,开始了新电影的尝试。

作者论认为,新电影应该是制作者的类似物,不完全是通过自传性内容,而是通过导演富有个性的创作来实现。

这种个性会在电影中长期体现出一种可以识别的风格和主题个性。

作为《电影手册》的创刊人同时又是特吕弗导师的安德烈·巴赞,于1957年发表了题为《作者论》的文章。

他将作者论总结为“选择个人化的元素作为相关的尺度,然后将其持续永恒地贯彻到一个又一个的作品中”。

1在文中巴赞对作者论的贡献和缺陷做出了中肯的分析。

首先,他赞同作者论的观点,因为作者论引进了一种新的批评方法并将其提升到与其他艺术一样严肃的高度。

另外,巴赞也提醒到,在作者论中存在作者导演的个人偏好和口味问题,应当注意电影在艺术与商业之间难于保持永恒不变的个人风格。

所以,在对待作者论问题上,要避免绝对和偏激的危险。

从1951年的第一期开始,《电影手册》就成了宣传作者论的主要阵地。

《电影手册》的评论家们将导演视为一部电影的美学和艺术手法的最终负责人。

从这时的历史背景来看,我们发现作者论的提出首先是一种文化策略,是一群年轻知识分子建立自身文化地位的策略。

他们试图通过颠覆旧的“优质电影”制作传统与权威,建立一种新的电影表达方式;同时,电影作者论的提出也是当时法国知识分子一场自我命名的文化仪式。

由此,以作者命名一个导演的作品,开始让电影进入精英文化批评和文化理论。

法国新浪潮中的作者论并没有完全停留在纯理论领域的探讨、论证,而是同时伴随着许多的电影作品的出笼,佐证着作者论的合理性和必要性。

1957年,特吕弗在《电影手册》上谈到“明天的电影”问题:
“在我看来,明天的电影较之小说更具有个性,如同一种信仰或一本日记那样,是属于个人和自传性的。

年轻的电影创作者们将经第一人称来表现自己和向我们叙述他们所经历的事情……”2
特吕弗的电影作品《四百下》完全呼应了他上面所说的话。

这是一部半自传性的影片,讲述一个受父母冷落被送进少年管教所的男孩的故事。

影片以纪实性的手法展现了特吕弗本人的生活,但它又有别于忠实的记录。

特吕弗感兴趣的个性自由和独特主题,被展现在巴黎外景(摄影机持续运动、跟拍、横摇)和封闭内景之中。

运动通常代表了自由(主人公总在不停的奔跑),而静止表达了禁锢(最后男孩回头静止的镜头)。

整部影片贯穿着这样的两极镜头。

《四百下》之后,特吕弗又拍摄了《枪击钢琴师》、《朱尔与吉姆》和其他影片,为自己赢得了电影作者的称号。

另一位电影作者的杰出代表戈达尔曾说:拍电影,就是写作。

在他的电影作品,如《精疲力竭》、《男性与女性》、《放纵的生活》、《中国姑娘》等中,都彻底贯穿着他的这一理想。

在戈达尔的影片中,会一再出现朗诵引语、书信,讲述故事或逸闻趣事,还穿插访问记,有时还提到某书的书名、别的影片的片名或主题。

在形式上,戈达尔也打破了一些传统的禁忌,他用跳接替代了流畅的转换,他用拼帖画的方式取代了线性的画面展示,从而使人们看到了一种前所未有的电影结构方法。

“这实际上是宣告了一种新的电影欣赏法,在观众面前建造起一幢真假相间的大厦,把观众拉进观察、联想和查证的网络之中。

”1
这个时期,涌现出一批这样的电影作者,如夏布洛尔的《表兄妹》、《母狗》,阿仑.雷乃的《广岛之恋》、布努艾尔的《维里迪安娜》,这些导演和他们的作品为作者论积累了丰富的理论和实践经验,建立了一种现代电影的表达方式。

确立了导演的作者地位,提出风格的重要性,为紧接而来的新浪潮电影运动提供了一个坚实的基础,也使作者论自身构成了电影史论上的现作者论的提出首先是一种文化策略,是一群年轻知识分子建立自身文化地位的策略。

他们试图通过颠覆旧的“优质电影”制作传统与权威,建立一种新的电影表达方式;同时,电影作者论的提出也是当时法国知识分子一场自我命名的文化仪式。

由此,以作者命名一个导演的作品,开始让电影进入精英文化批评和文化理论。

法国新浪潮中的作者论并没有完全停留在纯理论领域的探讨、论证,而是同时伴随着许多的电影作品的出笼,佐证着作者论的合理性和必要性。

1957年,特吕弗在《电影手册》上谈到“明天的电影”问题:
“在我看来,明天的电影较之小说更具有个性,如同一种信仰或一本日记那样,是属于个人
和自传性的。

年轻的电影创作者们将经第一人称来表现自己和向我们叙述他们所经历的事情……”2
特吕弗的电影作品《四百下》完全呼应了他上面所说的话。

这是一部半自传性的影片,讲述一个受父母冷落被送进少年管教所的男孩的故事。

影片以纪实性的手法展现了特吕弗本人的生活,但它又有别于忠实的记录。

特吕弗感兴趣的个性自由和独特主题,被展现在巴黎外景(摄影机持续运动、跟拍、横摇)和封闭内景之中。

运动通常代表了自由(主人公总在不停的奔跑),而静止表达了禁锢(最后男孩回头静止的镜头)。

整部影片贯穿着这样的两极镜头。

《四百下》之后,特吕弗又拍摄了《枪击钢琴师》、《朱尔与吉姆》和其他影片,为自己赢得了电影作者的称号。

另一位电影作者的杰出代表戈达尔曾说:拍电影,就是写作。

在他的电影作品,如《精疲力竭》、《男性与女性》、《放纵的生活》、《中国姑娘》等中,都彻底贯穿着他的这一理想。

在戈达尔的影片中,会一再出现朗诵引语、书信,讲述故事或逸闻趣事,还穿插访问记,有时还提到某书的书名、别的影片的片名或主题。

在形式上,戈达尔也打破了一些传统的禁忌,他用跳接替代了流畅的转换,他用拼帖画的方式取代了线性的画面展示,从而使人们看到了一种前所未有的电影结构方法。

“这实际上是宣告了一种新的电影欣赏法,在观众面前建造起一幢真假相间的大厦,把观众拉进观察、联想和查证的网络之中。

”1
这个时期,涌现出一批这样的电影作者,如夏布洛尔的《表兄妹》、《母狗》,阿仑.雷乃的《广岛之恋》、布努艾尔的《维里迪安娜》,这些导演和他们的作品为作者论积累了丰富的理论和实践经验,建立了一种现代电影的表达方式。

确立了导演的作者地位,提出风格的重要性,为紧接而来的新浪潮电影运动提供了一个坚实的基础,也使作者论自身构成了电影史论上的重要理论之一。

2、新好莱坞中的“作者论”
法国新浪潮中的作者论很快就传到了美国和欧洲各国,并在英、美电影批评界引起很大反应。

美国学者安德鲁·萨瑞斯在这一时期投身电影批评。

他很快接受了法国《电影手册》对社会现实主义的批判,这一批判不可避免地会移植到美国文化之中,并与占主导地位的美国好莱坞电影理论产生冲突。

在1963年的美国电影杂志《电影文化》中,萨瑞斯发表了美国作者电影理论的开山之作《1962年作者理论笔记》。

他认为一种有意义的作者风格是使体裁内容和表现手法融入一种个性表达之中,这种个性表达是反抗传统和反标准化的武器。

因此,批评家应充分注意作者导演的个性和张力。

1968年,萨瑞斯在《美国电影》一书中表明,作者理论与其说是一种理论,倒不如说是一种态度:是一个把电影史改为导演传记的价值表。

由于作者论提出不再根据一部影片的表面价值加以评论,而是把影片看成导演电影世界观的反映,所以容易导致一个必然的结果:那就是给导演分级、排坐。

萨瑞斯说:“我将作者论当作记录美国电影史的关键手段,来记录曾培养出许多登峰造极的伟大导演的、世界唯一值得进行深入研究的电影。

”2以萨瑞斯为首的美国作者论影评派无数次的排列出主要导演、重要导演和次要导演的名单。

萨瑞斯为其所谓的“作者”提出了三个识别标准:技术能力、鲜明的个性、从个性和素材之间的张力中呈现的本质含义。

当然,萨瑞斯的作者论受到了其他评论家的回击。

保琳·凯尔在她的《圆与方》一文中,对萨瑞斯提出的三个标准提出质疑。

她认为技术能力几乎不能当作一种有效的标准,因为很多导演已经完全超越了技术能力。

鲜明的个性毫无意义,因为它看中的无非是那些不断重复自己的导演。

另外,作者论在实践层面上也遭到抨击。

萨尔曼·拉失迪就说过,没有一个作家敢说自己是《绿野仙踪》的真正作者:“没有一个作家能够获得那一荣誉,连小说的原作者也不行。

至少有四位导演为该片工作过,最出名的要算维克多·弗来明……真相是这部伟大的影片代表了对现代理论的迎头痛击:一部没有作者的文本。

”3由此看来,美国的作者论不太像一种创作理论,而更像一种具体的方法论。

它“并非是欧洲作者论的完全移植。

”4但它的确超越了原有的批评方法:如单凭评论家感觉和口味的印象主义批评、依据人物故事情节进行的感性批评;而是更加关注影片本身和导演的风格化特征,将重心从“什么”(故事和主题)转向“怎样”(风格和技术)。

作者论率先将电影理论带入高等学院,在电影学术研究中扮演一个主要角色,为即将出现的新好莱坞准备了优秀的人才和必要的理论基础。

新好莱坞诞生于1967年,其标志就是该年度三部最受欢迎的影片《邦尼和克莱德》、《毕业生》、《铁窗喋血》。

这些影片以强烈的视觉冲击力、主题的挑战性和风格的个性化成为新好莱坞电影的化身。

这些新一代导演一边伴随着电视、图像长大,一边在大学系统学习电影理论以及电影预算和市场营销等专业课程。

这一代导演具有一种不同于法国新浪潮的趋势:他们一面努力试图创造一种更具个人色彩的电影,一面力求把艺术电影的创作方法带入大众化生产和流行类型之中。

他们创作的电影通常是经典叙事电影的惯例和欧洲作者电影策略的混合。

一个典型的例子是罗伯特·阿尔特曼,他的作品是将一些类型电影戏谑话。

从战争影片《陆军野战医院》到反歌舞片《波谱艾》,阿尔特曼表达了对权威的不信任,对美国式虔诚的嘲讽以及对一种充满活力的理想主义的赞颂。

“阿尔特曼发展出一种非常独特的风格,他常常
借助即兴的表演方式,变化不定的横摇带变焦的摄影风格,突然的剪辑,多机拍摄以及前所未有的稠密的声轨和音响等手段,为七十年代的好莱坞创造了一种个性化电影。

”1
与阿尔特曼同时代的伍迪·艾伦也是如此。

在影片中,他把对都市白领阶层心理问题的兴趣和美国电影传统,以及对费里尼和伯格曼等欧洲艺术电影工作者的热爱融合了起来。

他最精彩的影片总是把他的喜剧性人物——那种高度敏感的、总有不安全感的犹太知识分子——放在一个心理冲突和纠葛的情境中来表现,就如同在《安尼.霍尔》、《曼哈顿》中所表现的一样。

马丁·斯克西斯是另外一位以其个性特色融合了好莱坞传统与作者电影特质的导演。

在他的电影中,镜头常常交叉剪辑,表现出一些节奏紧张、咄咄逼人的对话。

他通过丰富的形体动作以及与之相应的令人眼花缭乱的摄影机运动,展现了出色的导演才华。

《愤怒的公牛》中每一个拳击场面,都是经过周密的场面调度并以不同的方式拍摄的。

形成了他独特的个人风格。

在20世纪70年代的好莱坞,这些年轻的电影作者采取了一种非常聪明的做法:“尽力在传统与先锋之间进行整和,在作者与大众之间取得平衡,但归根结底,娱乐性和商业性是不能放弃的。

这是新旧好莱坞精神的传承。

”2在美国好莱坞,作者论一方面是当时电影行业吸引人才和促销产品的重要手段,另一方面,作者论也成为是票房失败的一个籍口。

不管怎么说,作者论在好莱坞犹如一缕清新的空气,对好莱坞商业电影产生了重要影响,为好莱坞多元文化的发展,为好莱坞能在世界电影市场占据更大的分额做出了重要的贡献。

3、后现代语境中的“作者论”
如果说法国新浪潮的作者论艺术家所追求的是自身的尽善尽美,不带有任何功利性的话,那么新好莱坞中的作者论艺术家们则试图达到艺术性与大众的最大程度的结合,开始有意识的将艺术注入大众社会。

而后现代主义的作者们则妄图极大地改变整个社会文化及其艺术的格局。

当科学和金钱作为社会动力对其他领域不断入侵时,艺术的统一性、艺术的宏大理论也开始趋向崩溃。

于是,“高雅艺术淡出中心,渐成明日黄花,大众文化成为当代文化的主旋律。

同时大众文化又与商业运作息息相关,充分显示出资本逻辑在文化领域的扩张和渗透。

”3中国学者王宁对此做出了较全面的总结:“后现代主义艺术本身是十分复杂的,就其实验性、激进性、解构性、表演性等特征看,它确实在反传统方面比现代主义有过之无不及;但就它的另一面而言,也就是其通俗性、商业性、平民性、模仿性等特征而言,它又在许多方面与传统相通或被视为某种形式的返回传统。

”1在这样的时代背景中,电影的作者论,就显得
尤为复杂和多变。

在全球化的崭新语境中,西方电影的制作者们更沉湎于利用边缘人及其精神状态而编织新奇怪异的故事。

如《天生杀人狂》(奥里弗·斯通)、《发条橙子》(库布里克)、《我的母亲》(阿尔莫多瓦)、《低俗小说》(塔伦蒂诺)、《罗拉快跑》(汤姆·泰克沃)等等,幻想、恐怖、血腥、暴力、粗话、同性恋等成为了电影叙事不可或缺的元素。

如果说现代主义的这些元素主要从否定的思路,充分展示了针砭现实、揭示边缘的精神状态,因而具有一种与现实相对立的话,那么在后现代主义里的影片中,生命的沉重感变成一场游戏,命定的悲剧也转变成一种模糊的喜剧。

〈《天生杀人狂》的杀人成了张扬个性的证明。

草菅人命的杀人游戏无往不胜,赢得无数少男少女的崇拜,而且与传统叙事结尾不同的是,杀人犯最后战胜了代表社会的监狱而浪漫地胜利团圆。

《发条橙子》的结局是充满喜剧性的康复,《低俗小说》中则让已经死去的打手在结尾时潇洒地离开了咖啡店,导演强行将悲剧转变成无关痛痒的喜剧,却难以掩饰对本质命运的无奈和绝望。

从形式上看,后现代影片大都取消了叙事的连贯性和情理逻辑,出现了碎片化倾向。

“碎片化与电视的MTV的视相像逻辑紧密联系在一起。

MTV将最精华、最吸引人、最亮丽的部分聚合在一起,形成了以最少时间实现最大审美价值的时尚艺术。

”2这实际上将艺术的原生态所允许的粗糙、缺陷彻底剔除,留下了零散的精致片段。

片段没有过去,也没有将来。

后现代语境中的电影艺术,与经典电影和现代电影有很大的不同。

无论是在电影的内容上还是形式上,都呈现出多元化、多变性的特征。

因此电影的作者论,似乎也没有主流,没有中坚力量。

在这个快速的、易变的、平面的、混杂的社会里,似乎谁能抓住这个时代的新的特征,谁能第一个站在标新立异的地位,谁就会牢牢吸引观众的眼睛,并能让观众记住他的名字,成为电影的作者。

后现代的电影作者仍旧是导演,但导演的追求与以往不同:他们没有相似的风格,没有统一的主题,也没有模仿一致的形式,有的只是变化不定、转瞬即逝的新的电影元素和新的电影形式。

《低俗小说》的导演昆廷·塔伦蒂诺在影片中采用的规则与小说家写小说是一样的,常常想到哪就拍到哪。

塔伦蒂诺在最近的电影《杀死比尔》中,依然延续了他的拼帖叙事:即导演想在哪一部分停止,故事就可以停止;导演想在哪一部分展开故事,故事就可以推延下去。

塔伦蒂诺的电影带有明显的他的个人风格。

相关文档
最新文档